Edouard Manet bar foley berjer açıklaması. izlenimci resimler

"... 1881 Salonunda Manet uzun zamandır beklenen bir ödül bekliyor - aslan avcısı Pertuise'nin portresi için ikinci madalya. Artık Manet "yarışma dışı" bir sanatçı oluyor ve eserlerini onsuz sergileme hakkına sahip. Salon jürisinin onayı.

Manet, 1882 Salonu için - tuvallerinin "V.K." işaretiyle görüneceği ilk Salon için "bir şeyler" yapmayı umuyor. ("rekabet dışı"). Bunu kaçırmayacak!

Ama şimdi, bu kadar zorlukla kazanılan zafer sonunda ona geldiğinde, onun armağanları güçsüz ellere mi geçecek? Gerçekten tam da sonunda emeklerinin ve zorluklarının karşılığını alacağı zaman mı? her şey bitecek mi?.. Manet'nin hastalığı amansız bir şekilde ilerliyor; bunu bilir ve ıstırap içini kemirir ve gözleri yaşlarla bulanır. Canlı! Canlı! Yele direnir. İradesi hastalığı yenemedi mi?..

Manet tüm iradesini toplar. Onu çok erken gömmek istiyorlar. Ve şimdi onunla Tortoni yakınlarındaki "Yeni Atina" kafesinde, Folies Bergère'deki Bad kafesinde buluşabilirsiniz; arkadaşlarda, dünyanın yarısını vereceğim. Ve her zaman şaka yapıyor, ironik bir şekilde, ağrıyan bacağı, "sakatlıkları" hakkında eğleniyor. Manet yeni bir plan yapmak ister: yeni sahne Paris hayatı, Folies Bergère barının bir görünümü - şarap şişeleriyle dolu bir barın arkasındaki sevimli Suzon; Bu yerin tüm düzenli ziyaretçileri tarafından iyi tanınan Suzon.

Folies Bergère'deki Bar, pitoresk incelik ve olağanüstü cesaretin bir eseridir: tezgahtaki sarışın Suzon; arkasında - salonu ve onu dolduran seyirciyi yansıtan büyük bir ayna. Boynunda Olympia'nın sahip olduğu aynı siyah kadife var, tıpkı büyüleyici bir şekilde hareketsiz, bakışları soğuk, çevreye kayıtsızlığıyla heyecanlandırıyor.

Bu en karmaşık iş güçlükle ilerler. Mane, defalarca yeniden yaparak onun üzerinden atıyor. Mayıs 1882'de Salon "Bahar" ve "Bar in the Folies Bergère" de "V.K." Artık tuvallerine gülmüyorlar. Bazı insanlar hala onları eleştirmeye izin veriyorsa, örneğin aynasıyla "Bar" ın inşası ve yansıma oyunu çok karmaşık bulunuyorsa, buna "rebus" diyorlar, o zaman hepsi aynı, Mane'nin resimleri ciddiye alınması gereken, dikkatle ele alınan, dikkate alınması gereken eserler olarak tartışılır. Ancak "V.K." İzleyiciyi saygı duruşuna sokar. Bu iki mektubun iradesiyle Manet tanınmış bir sanatçı olur; bu mektuplar derinlemesine düşünmeye çağırıyor, sempatiyi teşvik ediyor (yüksek sesle ifade etmeye cesaret edemeden önce), düşmanca ağızları kapatıyor ... "

"Sanatçı, son büyük eseri The Bar at the Folies Bergère'de çok değer verdiği, üzerinde çok düşündüğü ve hayranlık duymaktan asla bıkmadığı hayata veda eder gibiydi. dünya görüşü, ayrı bir çalışmada kendini böyle bir dolgunlukla ifade etti.Bir kişiye, ruhani ve resimli şiirine sevgiyi ve başkalarıyla ilişkilerine dair karmaşık, algılanamaz yüzeysel görüşüne ve varlığın kırılganlığına dair bir duyguya ve bir dünyayla temas halindeyken parlak bir neşe duygusu ve onu gözlemlerken ortaya çıkan ironi. En İyi Görünüş, gürültülü bir Paris meyhanesinin tezgahının arkasında duran bu genç kızda bedenlenmek için birbirine dolanmış. İnsanların kendi türleriyle temas halinde neşe aradığı, görünüşte eğlenceli olan bu yerde, duyarlı bir usta imajı yeniden keşfediyor. genç Yaşam hüzünlü bir yalnızlığa dalmış. Kızı çevreleyen dünya boş ve çok yönlüdür. Manet bunu anlıyor ve özellikle kendisine yakın olan tek bir sesi dinlemek için, bu dünyayı yeniden "sessiz" yapıyor - aynada titrek bir yansıma olmak, belirsiz, bulanık bir silüet pusuna dönüşmek, yüzler, noktalar ve ışıklar. Sanatçıya fiziksel olarak ifşa edilen hayali görüş ikiliği, kızı barın cicili bicili atmosferiyle tanıştırır, ancak uzun sürmez. Mane, onun bu dünyayla birleşmesine, içinde çözülmesine izin vermiyor. Sıradan görünümü aynı zamanda doğrudan tezgahın arkasında bulunan ve barmenin kendisinin arkadan bir açıyla görüldüğü bir aynaya büründüğü rastgele bir ziyaretçiyle yaptığı bir sohbetten bile onu içten kapatıyor. Manet sanki bu yansımadan yola çıkarak bizi dünyanın tüm bu hayaletimsi gösterisinin tek gerçek gerçekliğine geri götürüyor. Siyah kadifeye sarılmış ince bir figür, aynaların, mermer bir tezgahın, çiçeklerin, meyvelerin, köpüklü şişelerin ışık ışıltısıyla çevrilidir. Sadece o, bu renkli ışık titremesinde, en somut gerçek, en güzel ve reddedilemez değer olarak kalır. Sanatçının fırçası hareketini yavaşlatır ve tuval üzerinde daha yoğun durur, renk kalınlaşır, konturlar belirginleşir. Ancak nihayet tuvalin kahramanının fiziksel istikrarından kaynaklanan duygu sonlu değildir: kızın hüzünlü, biraz dalgın ve şaşkın bakışı, rüyalara dalmış ve etrafındaki her şeyden kopmuş, yine bir kırılganlık duygusu uyandırır ve durumunun anlaşılmazlığı. Görünen o ki, somut verililiğinin değeri, onu çevreleyen dünyanın ikiliğiyle uzlaştırılmalıydı. Ama hayır, imajının yapısı, sonuna kadar tükenmiş olmaktan uzak, hayal gücünü harekete geçirmeye, hüznün neşeyle karıştığı şiirsel çağrışımlar uyandırmaya devam ediyor.

"Bar"ın ölmekte olan bir adam tarafından yaratıldığına ve her hareketinin şiddetli acılar çektiğine inanmak zor. Öyle ama. Edouard Manet, ölümünden önce bile bir savaşçı olarak kaldı, çünkü hayatta burjuva kabalığına, düşünce ve duyguların cahil tembelliğine, ender ruh ve zihne sahip bir adama karşı bir savaşçıydı. Aradığı gerçek güzelliği keşfedene kadar zorlu bir yoldan geçti. modern hayat: açmak istedi ve basit, göze çarpmayan insanlarda açtı, onlarda kalbini verdiği içsel zenginliği buldu.

A. Perryusho'nun "Eduard Manet" kitabının materyallerine ve M. Prokofieva'nın sonsözüne dayanmaktadır. - M.: TERRA - kitap Kulübü. 2000. - 400 sayfa, 16 sayfa. hasta.

Jacques Louis David'in "Horatii'nin Yemini" tablosu tarihte bir dönüm noktasıdır. Avrupa resmi. Üslup olarak, hala klasisizme aittir; Antik Çağ'a yönelik bir üsluptur ve ilk bakışta bu yönelim David tarafından korunur. Horatii'nin Yemini, Romalı vatanseverlerin, üç Horace erkek kardeşin, düşman şehir Alba Longa'nın temsilcileri Curiatii kardeşlere karşı savaşmak için nasıl seçildiklerinin hikayesine dayanıyor. Titus Livius ve Diodorus Siculus'un bu hikayesi var; Pierre Corneille olay örgüsüne bir trajedi yazdı.

"Fakat bu klasik metinlerde eksik olan kesinlikle Horatii'nin yeminidir.<...>Yemini trajedinin ana bölümüne dönüştüren David'dir. Yaşlı adam üç kılıç tutuyor. Merkezde duruyor, resmin eksenini temsil ediyor. Solunda tek bir figürde birleşen üç oğul, sağında üç kadın var. Bu resim inanılmaz derecede basit. David'den önce klasisizm, Raphael ve Yunanistan'a yönelik tüm yönelimine rağmen, bu kadar şiddetli, basit bir şey bulamadı. erkek dili sivil değerleri ifade etmek. David, bu tuvali görmeye vakti olmayan Diderot'nun ne dediğini duymuş gibiydi: "Sparta'da dedikleri gibi yazmalısın."

İlya Doronçenkov

Davut'un zamanında, Antikçağ ilk kez somut hale geldi. arkeolojik keşif Pompei. Ondan önce Antik Çağ, eski yazarların - Homer, Virgil ve diğerleri - metinlerinin ve kusurlu bir şekilde korunmuş birkaç düzine veya yüzlerce heykelin toplamıydı. Şimdi somut hale geldi, mobilyalara ve boncuklara kadar.

"Ama bunların hiçbiri David'in fotoğrafında yok. İçinde Antik Çağ, çarpıcı bir şekilde çevreye (kasklar, düzensiz kılıçlar, togalar, sütunlar) değil, ilkel öfkeli sadeliğin ruhuna indirgenmiştir.

İlya Doronçenkov

David, şaheserinin görünümünü dikkatlice sahneledi. Roma'da boyadı ve sergiledi, orada coşkulu eleştiriler aldı ve ardından bir Fransız patrona bir mektup gönderdi. İçinde sanatçı, bir noktada kral için resim yapmayı bıraktığını ve kendisi için boyamaya başladığını ve özellikle Paris Salonu için gerektiği gibi kare değil, dikdörtgen yapmaya karar verdiğini bildirdi. Sanatçının beklediği gibi, söylentiler ve mektup kamuoyunda heyecan uyandırdı ve tablo, halihazırda açılmış olan Salon'da avantajlı bir yere rezerve edildi.

“Ve böylece, geç de olsa, resim yerine oturtuldu ve tek resim olarak öne çıktı. Kare olsaydı, diğerlerinin sırasına asılırdı. David, boyutu değiştirerek onu benzersiz bir boyuta dönüştürdü. Çok güçlü bir sanatsal jestti. Bir yandan tuvali yaratmada ana kişi olarak kendini ilan etti. Öte yandan herkesin dikkatini bu fotoğrafa çekti.

İlya Doronçenkov

resimde bir tane daha var önemli anlam bu da onu tüm zamanların başyapıtı yapar:

“Bu tuval bireye hitap etmiyor - saflarda duran kişiye atıfta bulunuyor. Bu bir takım. Bu da önce harekete geçen, sonra düşünen bir insana verilen bir emirdir. David, kesişmeyen, kesinlikle trajik bir şekilde ayrılmış iki dünyayı çok doğru bir şekilde gösterdi - oyunculuk yapan erkeklerin dünyası ve acı çeken kadınların dünyası. Ve bu yan yana koyma -çok enerjik ve güzel- Horatii'nin öyküsünün ve bu resmin arkasında yatan dehşeti gösteriyor. Ve bu korku evrensel olduğu için, "Horatii'nin Yemini" bizi hiçbir yerde bırakmayacak.

İlya Doronçenkov

Soyut

1816'da Fransız firkateyni Medusa, Senegal açıklarında enkaza döndü. 140 yolcu hücreden bir sal üzerinde ayrıldı, ancak yalnızca 15'i kurtuldu; 12 gün boyunca dalgaların üzerinde dolaşarak hayatta kalabilmek için yamyamlığa başvurmak zorunda kaldılar. Fransız toplumunda bir skandal patlak verdi; Mahkumiyetle bir kralcı olan beceriksiz kaptan, felaketten suçlu bulundu.

“Liberal Fransız toplumu için, Medusa firkateyninin felaketi, bir Hıristiyan için cemaati (önce kilise, şimdi de ulus) simgeleyen geminin batması, bir sembol haline geldi, başlangıcın çok kötü bir işareti oldu. yeni bir Restorasyon rejiminin.”

İlya Doronçenkov

1818'de genç ressam Théodore Géricault, değerli bir konu arayarak hayatta kalanların kitabını okudu ve resmi üzerinde çalışmaya başladı. 1819'da resim Paris Salon'da sergilendi ve resimdeki romantizmin sembolü olan hit oldu. Géricault, yamyamlığın en baştan çıkarıcı sahnesini tasvir etme niyetinden çabucak vazgeçti; bıçaklanma, çaresizlik ya da kurtuluş anını göstermedi.

"Yavaş yavaş, tek doğru anı seçti. Bu, maksimum umut ve maksimum belirsizlik anıdır. Bu, salda hayatta kalanların ufukta ilk önce salı geçen Argus brigini gördükleri andır (o bunu fark etmemiştir).
Ve ancak o zaman, bir çarpışma rotasına girerken, ona rastladı. Fikrin zaten bulunduğu eskizde "Argus" göze çarpıyor ve resimde ufukta küçük bir noktaya dönüşüyor, kayboluyor, bu da göze çarpıyor ama olduğu gibi yok.

İlya Doronçenkov

Gericault natüralizmden vazgeçer: Bir deri bir kemik kalmış bedenler yerine resminde güzel, cesur atletler vardır. Ama bu idealleştirme değil, evrenselleştirme: resim belirli Meduza yolcularıyla ilgili değil, herkesle ilgili.

"Géricault dağılıyor ön planölü. Onu icat etmedi: Fransız gençliği ölü ve yaralı bedenler hakkında çılgına döndü. Heyecanlandırdı, sinirlerini bozdu, gelenekleri yok etti: Bir klasikçi çirkin ve korkunç olanı gösteremez, ama biz göstereceğiz. Ancak bu cesetlerin başka bir anlamı daha var. Resmin ortasında neler olduğuna bakın: bir fırtına var, içine gözün çekildiği bir huni var. Ve cesetlerin üzerinden, resmin tam önünde duran izleyici bu sala adım atıyor. Hepimiz oradayız."

İlya Doronçenkov

Géricault'nun resmi yeni bir şekilde çalışıyor: Bir seyirci ordusuna değil, herkese hitap ediyor, herkes sala davet ediliyor. Ve okyanus, 1816'da sadece kaybolan umutlar okyanusu değil. Bu insanın kaderidir.

Soyut

1814'te Fransa, Napolyon'dan bıkmıştı ve Bourbonların gelişi rahat bir şekilde karşılandı. Bununla birlikte, birçok siyasi özgürlük kaldırıldı, Restorasyon başladı ve 1820'lerin sonunda genç nesil, iktidarın ontolojik sıradanlığını fark etmeye başladı.

“Eugène Delacroix, Napolyon döneminde yükselen ve Bourbonlar tarafından bir kenara itilen Fransız elit tabakasına aitti. Ama yine de tercih edildi: aldı altın madalya 1822'de Salon'daki ilk tablosu Dante'nin Kayığı için. Ve 1824'te, Yunan Kurtuluş Savaşı sırasında Sakız Adası'ndaki Rum nüfusun tehcir edilip yok edildiğini anlatan etnik temizliği anlatan “Sakız Adası Katliamı” tablosunu yaptı. Bu, hâlâ çok uzak ülkelere dokunan resimde siyasi liberalizmin ilk işaretidir.

İlya Doronçenkov

Temmuz 1830'da X. Charles, siyasi özgürlükleri ciddi şekilde kısıtlayan birkaç yasa çıkardı ve muhalif bir gazetenin matbaasını yağmalamak için asker gönderdi. Ancak Parisliler ateş ederek karşılık verdi, şehir barikatlarla kaplandı ve "Üç Şanlı Gün" sırasında Bourbon rejimi düştü.

Açık Ünlü resim 1830'un devrimci olaylarına adanmış Delacroix, farklı sosyal katmanları temsil ediyor: silindir şapkalı bir züppe, bir serseri çocuk, gömlekli bir işçi. Ama asıl olan elbette genç güzel bir kadınçıplak göğüs ve omuzlar.

Delacroix burada neredeyse hiçbir zaman başaramadığı şeyi başarıyor. 19. yüzyılın sanatçıları yüzyılda, daha gerçekçi düşünme. Tek bir resimde - çok acıklı, çok romantik, çok gürültülü - fiziksel olarak somut ve acımasız gerçekliği (romantiklerin sevdiği ön plandaki cesetlere bakın) ve sembolleri birleştirmeyi başarıyor. Çünkü bu safkan kadın, elbette Özgürlüğün ta kendisidir. 18. yüzyıldan bu yana yaşanan siyasi gelişme, sanatçıların görülemeyeni görselleştirmesini gerekli kılmıştır. Özgürlüğü nasıl görebilirsin? Hristiyan değerleri, bir kişiye çok insani bir şey aracılığıyla - Mesih'in yaşamı ve onun ıstırabı aracılığıyla aktarılır. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik gibi siyasi soyutlamaların da bir şekli yok. Ve şimdi Delacroix, belki de ilk ve genel olarak bu görevle başarılı bir şekilde başa çıkan tek kişi değil: artık özgürlüğün neye benzediğini biliyoruz.

İlya Doronçenkov

Tablodaki siyasi sembollerden biri de, demokrasinin kalıcı bir hanedan sembolü olan kızın başındaki Frig başlığıdır. Bir başka konuşma motifi de çıplaklıktır.

Çıplaklık uzun zamandır doğallık ve doğa ile ilişkilendirilmiştir ve 18. yüzyılda bu çağrışım zorunlu kılınmıştır. Fransız Devrimi'nin tarihi, katedraldeyken eşsiz bir performans bile biliyor. Paris'in Notre Dame'ıçıplak Fransız tiyatrosu doğayı tasvir etti. Ve doğa özgürlüktür, doğallıktır. Ve görünen o ki, bu somut, şehvetli, çekici kadın araç. Doğal özgürlüğü ifade eder."

İlya Doronçenkov

Bu tablo Delacroix'yı ünlü yapsa da kısa süre sonra uzun süre görüş alanından kaldırıldı ve nedeni belli oldu. Karşısında duran seyirci kendini Özgürlük'ün, devrimin saldırdığı kişilerin konumunda bulur. Sizi ezecek durdurulamaz harekete bakmak çok rahatsız edici.

Soyut

2 Mayıs 1808'de Madrid'de Napolyon karşıtı bir isyan patlak verdi, şehir protestocuların elindeydi, ancak 3'ünün akşamı İspanyol başkentinin çevresinde isyancılara yönelik toplu infazlar yapılıyordu. Bu olaylar kısa sürede gerilla savaşı altı yıl sürdü. Bittiğinde, ressam Francisco Goya'dan ayaklanmanın anısına iki resim sipariş edilecek. İlki, "Madrid'de 2 Mayıs 1808 Ayaklanması".

"Goya, saldırının başladığı anı, savaşı başlatan ilk Navajo saldırısını gerçekten tasvir ediyor. Burada son derece önemli olan anın bu kompaktlığıdır. Özel olarak taşıdığı panoramadan kamerayı yaklaştırıyor gibi görünüyor. yakın plan, ondan önce de bu kadar yoktu. Heyecan verici bir şey daha var: Kaos ve bıçaklanma hissi burada son derece önemli. Burada üzüleceğin kimse yok. Kurbanlar var, katiller var. Ve gözleri kan çanağına dönmüş bu katiller, genel olarak İspanyol vatanseverler kasaplık yapıyorlar.

İlya Doronçenkov

İkinci resimde karakterler yer değiştiriyor: İlk resimde kesilenler, ikinci resimde onları kesenler vuruluyor. Ve sokak kavgasının ahlaki kararsızlığının yerini ahlaki netlik alıyor: Goya, isyan edenlerin ve ölenlerin yanında.

“Düşmanlar artık boşandı. Sağda yaşayacak olanlar var. Üniformalı, silahlı bir dizi insan, tıpatıp aynı, hatta David'in Horace kardeşlerinden bile daha fazla aynı. Yüzleri görünmez ve shakoları onları makineler, robotlar gibi gösterir. Bunlar insan figürleri değil. Küçük bir açıklığı sular altında bırakan bir fenerin fonunda, gecenin karanlığında siyah bir silüet halinde öne çıkıyorlar.

Solda ölenler var. Hareket ediyorlar, dönüyorlar, el hareketleri yapıyorlar ve nedense cellatlarından daha uzun görünüyorlar. Her ne kadar ana merkezi karakter- Turuncu pantolonlu ve beyaz gömlekli Madridli bir adam - dizlerinin üzerinde. Hala daha uzun, biraz tepede.

İlya Doronçenkov

Ölmekte olan asi, İsa'nın pozunda duruyor ve daha fazla ikna olması için Goya, avuç içlerinde stigmata tasvir ediyor. Ayrıca sanatçı size her zaman zor bir deneyim yaşatıyor - infazdan önceki son ana bakın. Sonunda Goya anlayış değiştiriyor tarihi olay. Ondan önce bir olay ritüel, retorik yönüyle tasvir edilirdi; Goya'da olay bir an, bir tutku, edebi olmayan bir çığlıktır.

Diptiğin ilk resminde İspanyolların Fransızları katletmediği görülüyor: atın ayakları altına düşen biniciler Müslüman kıyafetleri giymişler.
Gerçek şu ki, Napolyon'un birliklerinde Mısırlı süvariler olan Memlüklerin bir müfrezesi vardı.

“Sanatçının Müslüman savaşçıları Fransız işgalinin bir sembolü haline getirmesi garip gelebilir. Ancak bu, Goya'nın çağdaş bir olayı İspanya tarihinde bir halkaya dönüştürmesini sağlar. Napolyon Savaşları sırasında özbilincini oluşturan herhangi bir ulus için, bu savaşın kendi değerleri için ebedi bir savaşın parçası olduğunu anlamak son derece önemliydi. Ve İspanyol halkı için böyle bir mitolojik savaş, İber Yarımadası'nın Müslüman krallıklardan yeniden fethi olan Reconquista idi. Böylece Goya, belgesele, moderniteye sadık kalırken, bu olayı ulusal mitosla ilişkilendirerek, onu 1808 mücadelesini bir gerçeklik olarak gerçekleştirmeye zorlar. sonsuz mücadele Ulusal ve Hıristiyan için İspanyollar.

İlya Doronçenkov

Sanatçı, ikonografik bir yürütme formülü oluşturmayı başardı. Meslektaşları - Manet, Dix veya Picasso - infaz konusuna her döndüklerinde Goya'yı takip ettiler.

Soyut

19. yüzyılın resimsel devrimi, olay resminden daha somut bir şekilde manzarada gerçekleşti.

“Manzara, optiği tamamen değiştiriyor. İnsan ölçeğini değiştirir, insan kendini dünyada farklı bir şekilde deneyimler. Bir manzara, çevremizdekilerin, nem yüklü bir hava hissi ve içine daldığımız günlük ayrıntılarla gerçekçi bir tasviridir. Ya da deneyimlerimizin bir yansıması olabilir ve sonra gün batımı oyununda ya da neşeli bir oyunda olabilir. güneşli gün ruhumuzun durumunu görüyoruz. Ancak her iki moda da ait olan çarpıcı manzaralar var. Ve gerçekten hangisinin baskın olduğunu bilmek çok zor."

İlya Doronçenkov

Bu ikilik açıkça görülmektedir Alman sanatçı Caspar David Friedrich: manzaraları bize Baltık'ın doğasını anlatıyor ve aynı zamanda felsefi bir ifadeyi temsil ediyor. Friedrich'in manzaralarında kalıcı bir melankoli duygusu var; bir kişi nadiren arka planın ötesine geçer ve genellikle izleyiciye sırtını döner.

Son resmi Ages of Life'da ön planda bir aile tasvir edilmiştir: çocuklar, ebeveynler, yaşlı bir adam. Ve ayrıca, mekansal boşluğun arkasında - gün batımı gökyüzü, deniz ve yelkenliler.

“Bu tuvalin nasıl inşa edildiğine bakarsak, ritim arasında çarpıcı bir yoklama görürüz. insan figürleriön planda ve denizdeki yelkenlilerin ritmi. İşte uzun figürler, işte alçak figürler, işte büyük yelkenliler, işte yelkenli tekneler. Doğa ve yelkenliler - kürelerin müziği denen şey budur, ebedidir ve insana bağlı değildir. Ön plandaki adam onun sonlu varlığıdır. Friedrich'teki deniz, genellikle ötekilik, ölüm için bir metafordur. Ama mümin için ölüm bir vaattir. sonsuz yaşam ki biz bilmiyoruz. Ön plandaki bu insanlar - küçük, beceriksiz, pek çekici bir şekilde yazılmamış - bir piyanistin kürelerin müziğini tekrar etmesi gibi, ritimleriyle bir yelkenlinin ritmini takip ediyor. Bu bizim insan müziği, ama hepsi Friedrich için doğayı dolduran müzikle kafiyeli. Bu nedenle, bana öyle geliyor ki Friedrich bu tuvalde öbür dünya cenneti değil, sonlu varlığımızın hala evrenle uyum içinde olduğunu vaat ediyor.

İlya Doronçenkov

Soyut

Büyük'ten sonra Fransız devrimi insanlar bir geçmişleri olduğunu anladılar. 19. yüzyıl, romantik estetlerin ve pozitivist tarihçilerin çabalarıyla modern fikir hikayeler.

“19. yüzyıl, bildiğimiz şekliyle tarih resmini yarattı. İdeal güdülerin rehberliğinde ideal bir ortamda hareket eden, dikkati dağılmayan Yunan ve Roma kahramanları. Tarih XIX yüzyıl teatral ve melodramatik hale gelir, kişiye yaklaşır ve artık büyük işler ile değil, talihsizlikler ve trajedilerle empati kurabiliriz. 19. yüzyılda her Avrupa ulusu kendi tarihini yarattı ve tarihi inşa ederek, genel olarak kendi portresini ve gelecek planlarını oluşturdu. Bu anlamda, 19. yüzyılın Avrupa tarihi resmini incelemek son derece ilginç, ancak bence bırakmadı, neredeyse gerçekten harika eserler bırakmadı. Ve bu harika eserler arasında, biz Rusların haklı olarak gurur duyabileceğimiz bir istisna görüyorum. Bu, Vasily Surikov'un "Streltsy İnfazının Sabahı".

İlya Doronçenkov

Dış inandırıcılığa yönelik 19. yüzyıl tarih resmi, genellikle tarihe yön veren veya başarısız olan tek bir kahramanı anlatır. Surikov'un buradaki tablosu çarpıcı bir istisnadır. Kahramanı, resmin neredeyse beşte dördünü kaplayan, renkli giysiler içinde bir kalabalık; bu nedenle, resim çarpıcı bir şekilde düzensiz görünüyor. Bir kısmı yakında ölecek olan canlı, dönen kalabalığın arkasında renkli, heyecanlı Aziz Basil Katedrali duruyor. Donmuş Peter'ın arkasında bir sıra asker, bir sıra darağacı - Kremlin duvarının bir sıra siperleri. Resim, Peter ve kızıl sakallı okçunun görüşlerinin düellosu tarafından bir arada tutulur.

“Toplum ile devlet, halk ile imparatorluk arasındaki çatışma hakkında çok şey söylenebilir. Ama bana öyle geliyor ki, bu şeyin onu benzersiz kılan başka anlamları da var. Wanderers'ın çalışmalarının propagandacısı ve onlar hakkında pek çok gereksiz şey yazan Rus gerçekçiliğinin savunucusu Vladimir Stasov, Surikov hakkında çok iyi konuştu. Bu tür resimlere "koro" adını verdi. Gerçekten de, bir kahramandan yoksunlar - bir motordan yoksunlar. İnsanlar itici güçtür. Ancak bu resimde insanların rolü çok net bir şekilde görülüyor. Joseph Brodsky, Nobel konferansında mükemmel bir şekilde, gerçek trajedinin kahramanın ölmesi değil, koronun ölmesi olduğunu söyledi.

İlya Doronçenkov

Surikov'un resimlerinde olaylar, sanki karakterlerinin iradesine aykırıymış gibi gerçekleşir - ve bunda sanatçının tarihi kavramı, açıkça Tolstoy'unkine yakındır.

“Bu resimde toplum, insan, millet bölünmüş görünüyor. Peter'ın siyah görünen üniformalı askerleri ve beyazlı okçular iyi ve kötü olarak tezat oluşturuyor. Kompozisyonun bu iki eşit olmayan parçasını birbirine bağlayan nedir? Bu, idama giden beyaz gömlekli bir okçu ve onu omzundan destekleyen üniformalı bir asker. Onları çevreleyen her şeyi zihinsel olarak ortadan kaldırırsak, bu kişinin idama götürüldüğünü asla kabul edemeyiz. Eve dönen iki arkadaştırlar ve biri diğerine dostça ve sıcak bir şekilde destek olur. Petrush Grinev " kaptanın kızı"Pugaçevliler telefonu kapattılar, sanki gerçekten neşelendirmek istiyormuş gibi" Vurma, vurma "dediler. Tarihin iradesiyle bölünmüş bir halkın aynı zamanda hem kardeş hem de birleşik olduğu duygusu, Surikov'un tuvalinin başka hiçbir yerde bilmediğim inanılmaz kalitesidir.

İlya Doronçenkov

Soyut

Resimde boyut önemlidir ama her konu geniş bir tuval üzerine resmedilemez. Farklı resimsel gelenekler köylüleri betimliyor, ancak çoğu zaman büyük resimlerde değil, ama bu tam olarak Gustave Courbet'nin "Ornans'ta Cenaze". Ornan, sanatçının kendisinin de geldiği zengin bir taşra kasabasıdır.

“Courbet, Paris'e taşındı ama sanat kurumunun bir parçası olmadı. Akademik bir eğitim almamıştı ama güçlü bir eli, çok inatçı bir gözü ve büyük bir hırsı vardı. Kendini her zaman bir taşralı gibi hissetti ve en iyisi Ornan'da evindeydi. Ama neredeyse tüm hayatını Paris'te, zaten ölmekte olan sanatla savaşarak, geneli, geçmişi, güzeli idealize eden ve bugünü fark etmeden anlatan sanatla savaşarak yaşadı. Daha çok öven, daha çok sevindiren bu tür sanat, kural olarak çok büyük bir talep bulur. Courbet gerçekten de resimde bir devrimciydi, ancak şimdi onun bu devrimci doğası bizim için çok net değil, çünkü o hayatı, nesri yazıyor. Onda devrimci olan asıl şey, doğasını idealleştirmeyi bırakması ve onu tam olarak gördüğü ya da gördüğüne inandığı gibi yazmaya başlamasıydı.

İlya Doronçenkov

Dev resimde, neredeyse tam yükseklik yaklaşık elli kişi tasvir edilmiştir. Hepsi gerçek kişilerdir ve uzmanlar cenazeye katılanların neredeyse tamamını tespit etmiştir. Courbet, hemşerilerini resmetti ve tam olarak oldukları gibi resme girmekten memnun oldular.

“Fakat bu tablo 1851'de Paris'te sergilendiğinde bir skandal yarattı. O anda Paris halkının alışık olduğu her şeye karşı çıktı. Sanatçıları, şeylerin önemliliğini aktaran, ancak güzel olmak istemeyen, net bir kompozisyon ve kaba, yoğun koyu boya resim eksikliği ile rahatsız etti. Kim olduğunu gerçekten anlayamadığı için sıradan bir insanı korkuttu. Çarpıcı olan, Fransa eyaletinin izleyicileri ile Parisliler arasındaki iletişimin dağılmasıydı. Parisliler, bu saygın zengin kalabalığın imajını fakirlerin imajı olarak aldılar. Eleştirmenlerden biri, "Evet bu bir rezalet ama bu vilayetin rezaletidir ve Paris'in de kendi rezaleti var" dedi. Çirkinliğin altında aslında nihai doğruluk anlaşılmaktaydı.

İlya Doronçenkov

Courbet idealleştirmeyi reddetti ve bu da onu 19. yüzyılın gerçek bir avangart sanatçısı yaptı. Fransız popüler baskılarına ve Hollandaca baskılara odaklanıyor. grup portresi ve antik ciddiyet. Courbet bize modernliği orijinalliği, trajedisi ve güzelliği içinde algılamayı öğretiyor.

“Fransız salonları, ağır köylü emeğinin, fakir köylülerin görüntülerini biliyordu. Ancak görüntü modu genel olarak kabul edildi. Köylüye acınması, köylüye sempati duyulması gerekiyordu. Yukarıdan bir manzaraydı. Sempati duyan bir kişi, tanım gereği, öncelikli bir konumdadır. Ve Courbet, izleyicisini böylesi bir patronluk taslayan empati olasılığından mahrum etti. Karakterleri görkemli, anıtsal, izleyicilerini görmezden geliyorlar ve onlarla tanıdık dünyanın bir parçası gibi bir temas kurmanıza izin vermiyorlar, kalıpları çok güçlü bir şekilde kırıyorlar.

İlya Doronçenkov

Soyut

19. yüzyıl kendisinden hoşlanmadı, güzelliği başka bir şeyde aramayı tercih etti, Antik Çağ, Orta Çağ veya Doğu olsun. Charles Baudelaire, modernitenin güzelliğini görmeyi ilk öğrenen kişiydi ve bu, Baudelaire'in görmeye mahkum olmadığı sanatçılar tarafından resmedildi: örneğin, Edgar Degas ve Edouard Manet.

“Manet bir provokatör. Manet aynı zamanda parlak bir ressamdır, renklerinin cazibesi, çok paradoksal bir şekilde birleşen renkleri, izleyicinin kendine sormamasını sağlar. bariz sorular. Resimlerine yakından bakarsak, bu insanları buraya neyin getirdiğini, yan yana ne yaptıklarını, bu nesnelerin neden masada birbirine bağlı olduğunu anlamadığımızı sık sık itiraf etmek zorunda kalacağız. En basit cevap şudur: Manet öncelikle bir ressamdır, Manet öncelikle bir gözdür. Renklerin ve dokuların kombinasyonuyla ilgileniyor ve nesnelerin ve insanların mantıksal eşleniği onuncu şey. Bu tür resimler genellikle içerik arayan, hikaye arayan izleyicinin kafasını karıştırır. Mane hikaye anlatmaz. Ölümcül bir hastalığa yakalandığı o yıllarda en son başyapıtını yaratmamış olsaydı, böylesine inanılmaz derecede hassas ve rafine bir optik cihaz olarak kalabilirdi.

İlya Doronçenkov

"Folies Bergère'deki Bar" adlı tablo 1882'de sergilendi, ilk başta eleştirmenlerden alay konusu oldu ve ardından kısa sürede bir başyapıt olarak kabul edildi. Teması, yüzyılın ikinci yarısındaki Paris yaşamının çarpıcı bir olgusu olan kafe-konserdir. Görünüşe göre Manet, Folies Bergère'in hayatını canlı ve güvenilir bir şekilde yakalamış.

“Ama Manet'nin yaptığı resimde ne yaptığına yakından bakmaya başladığımızda, bilinçaltını rahatsız eden ve genel olarak net bir çözüm elde etmeyen çok sayıda tutarsızlık olduğunu anlayacağız. Gördüğümüz kız bir pazarlamacı, fiziksel çekiciliğiyle ziyaretçileri durdurmalı, onunla flört etmeli ve daha fazla içki ısmarlamalıdır. Bu arada bizimle flört etmiyor, bize bakıyor. Masada dört şişe şampanya var, sıcak ama neden buzda olmasın? İÇİNDE ayna yansıması bu şişeler ön planda oldukları masanın kenarında değiller. Güllü cam, masadaki diğer tüm nesnelerin görüldüğü farklı bir açıdan görülmektedir. Ve aynadaki kız tam olarak bize bakan kıza benzemiyor: daha şişman, daha yuvarlak hatlara sahip, ziyaretçiye doğru eğildi. Genel olarak, baktığımız kişinin davranması gerektiği gibi davranır.

İlya Doronçenkov

Feminist eleştiri, kızın dış hatlarıyla tezgahın üzerinde duran bir şişe şampanyaya benzemesine dikkat çekti. Bu, iyi niyetli bir gözlem, ancak pek ayrıntılı değil: resmin melankolisi, kadın kahramanın psikolojik izolasyonu, doğrudan bir yoruma karşı çıkıyor.

“Bu optik arsa ve psikolojik bilmeceler kesin bir cevabı yokmuş gibi görünen resimler, Baudelaire'in hayalini kurduğu ve Manet'nin sonsuza dek önümüzde bıraktığı o güzel, hüzünlü, trajik, gündelik modern yaşam duygusuyla bilinçaltımıza doymuş, her seferinde ona yeniden yaklaşmamıza ve bu soruları sormamıza neden oluyor.

İlya Doronçenkov

Edouard Manet - Folies Berger'deki Bar 1882

Folies Berger'deki Bar
1882 96x130cm yağlıboya/tuval
Courtauld Sanat Enstitüsü, Londra, Birleşik Krallık

Rewald John'un kitabından. "İzlenimcilik Tarihi" Artık yarışma dışı kalan Manet, 1882 Salonunda sergilediği büyük fotoğraf"Bar at the Folies Bergère", olağanüstü bir ustalıkla yazılmış heybetli bir beste. Fırçasının gücünü, gözlem inceliğini ve kalıbı takip etmeme cesaretini bir kez daha gösterdi. Degas gibi o da güncel konulara şaşmaz bir ilgi göstermeye devam etti (hatta bir lokomotif sürücüsü yazacaktı), ama onlara soğuk bir gözlemci olarak değil, hayatın yeni fenomenlerini araştıran bir araştırmacının ateşli coşkusuyla yaklaştı. Bu arada, Degas ondan hoşlanmadı. son Fotoğraf ve buna "sıkıcı ve sofistike" adını verdi. "Folies Bergère'deki bar", Manet'nin ataksiden ciddi şekilde acı çekmeye başladığı için çok çaba harcamasına neden oldu. Halk, yürütme becerisini değil, yalnızca olay örgüsünü algılayarak resmini anlamayı bir kez daha reddettiğinde hayal kırıklığına uğradı.
Albert Wolf'a yazdığı bir mektupta, yarı şaka yarı ciddi, "Ne de olsa, benim ölümümden sonra yazacağınız muhteşem makaleyi hala hayattayken okumaya karşı hiçbir şeyim yok" demekten kendini alamadı.

Salon kapandıktan sonra, Manet nihayet resmi olarak Legion of Honor Şövalyesi ilan edildi. Sevinci ne kadar büyük olsa da, biraz acıyla karışıktı. Eleştirmen Shesno onu tebrik ettiğinde ve ayrıca ona verdiğinde saygılarımla Kont Riuwerkerke, diye sert bir şekilde yanıtladı Manet: "Kont Riuwerkerke'ye yazdığınızda, ona gösterdiği şefkatli ilgiyi takdir ettiğimi ancak kendisinin bana bu ödülü verme fırsatı bulduğunu söyleyebilirsiniz. Beni mutlu edebilirdi ve artık çok geç yirmi yıllık başarısızlığı telafi etmek için...

Aslan avcısı portresi için uzun zamandır beklenen ikinci ödül takdim edildi. Pertuise. Bundan sonra Manet yarışma dışı kalır ve Salon jürisinden izin almadan resimlerini sergileyebilir.
Mannet, 1882'nin başında Art Salon için tamamen alışılmadık bir şey yapmaya karar verir ve burada resimleri özel bir “V. İLE".
Astrolojiye ve yıldız tahminlerine inanır mısınız? Milyonlarca insan, çeşitli astrologların yaptığı tahminlere güveniyor. Bu tür tahminciler arasında Guru, Pavel Globa'dır. Yıldızların bize vaat ettikleri hakkında Globa'dan daha fazlasını kimse bilemez.
Uzun zamandır beklenen ihtişam sonunda ona gelir, ancak hastalığı amansız bir şekilde ilerler ve bunu bilir ve bu nedenle hasret içini kemirir. Mane ciddi bir hastalığa direnmeye çalışır. Hastalığı yenemez mi?
Manet tüm gücünü ve iradesini toplamaya karar verir, hala onu erkenden gömmeye çalışırlar. "Yeni Atina" kafesinde, Bad kafesinde, Tortoni'de, Folies Bergère'de ve arkadaşlarında görülebilir. Her zaman şaka yapmaya ve ironik olmaya çalışır, "zayıf yönleri" hakkında eğlenir ve bacağı hakkında şakalar yapar. Manet yeni fikrini hayata geçirmeye karar verir: Paris'in günlük yaşamından bir sahne çizmek ve ünlü Folies Bergère barının manzarasını tasvir etmek. Kız, bara gelen birçok düzenli ziyaretçi tarafından biliniyor.
Tablo "Folies Bergère'deki Bar olağanüstü bir cesaret ve pitoresk bir incelik eseri: barın arkasında sarışın bir kız duruyor, arkasında onu yansıtan büyük bir ayna var. Büyük salon içinde halkın oturduğu kuruluşlar. Boynunda siyah bir kadife üzerinde bir süsü var, bakışları soğuk, büyüleyici bir şekilde hareketsiz, etrafındakilere kayıtsız bakıyor.
Tuvalin bu karmaşık planı büyük zorluklarla ilerliyor. Sanatçı onunla mücadele eder ve onu birçok kez yeniden yapar. 1882 yılının Mayıs ayının başlarında, Manet tabloyu tamamlar ve Salon'da onu seyrederken mutlu olur. Artık kimse onun resimlerine gülmüyor, bütün resimleri büyük bir ciddiyetle ele alınıyor, onlar hakkında gerçek sanat eserleriymiş gibi tartışılmaya başlanıyor.
Sahip olmak son iş“Bar in the Folies Bergère” çok değer verdiği, çok beğendiği, çok düşündüğü hayata veda edercesine yarattı. Eser, sanatçının uzun süredir sıra dışı bir yaşamda aradığı ve bulduğu her şeyi özümsedi. En iyi görüntüler, gürültülü bir Paris meyhanesinde duran bu genç kızda somutlaştırılmak üzere iç içe geçmiştir. Bu kurumda, insanlar kendi türleriyle temasa geçerek neşe ararlar, burada eğlenceli ve kahkahalar hüküm sürer, genç ve duyarlı bir usta, hüzün ve yalnızlığa dalmış genç bir yaşam imajını ortaya çıkarır.
Bu eserin, elinin herhangi bir hareketinin acı ve ıstıraba neden olduğu, ölmekte olan bir sanatçı tarafından yazıldığına inanmak zor. Ancak Edouard Manet, ölümünden önce bile gerçek bir savaşçı olmaya devam ediyor. Zor atlatmak zorunda kaldı hayat yolu hayatı boyunca aradığı gerçek güzelliği keşfetmeden ve onu içinde bulmadan önce sıradan insanlar, kalbini verdiği içsel zenginliği ruhlarında bularak.

Komplo

Tuvalin çoğu bir ayna tarafından işgal edilmiştir. Resme derinlik veren sadece bir iç öğe değil, olay örgüsüne aktif olarak dahil olan bir öğedir. Onun yansımasında neler olduğunu görüyoruz. ana karakter gerçekte: gürültü, ışık oyunları, ona hitap eden adam. Manet'nin gerçek olarak gösterdiği şey, Suzon'un hayallerinin dünyasıdır: Düşüncelerine dalmış, kabarenin koşuşturmacasından kopuk - sanki çevredeki doğum sahnesi onu hiç ilgilendirmiyormuş gibi. Gerçek ve rüya yer değiştirdi.

bir resmin taslağı

Barmenin yansıması, gerçek vücudundan farklıdır. Aynada kız daha dolgun görünüyor, adama doğru eğilerek onu dinliyor. Müşteri ise sadece tezgahta sergilenenleri değil, kızın kendisini de bir ürün olarak görüyor. Bu, şampanya şişelerinden ima ediliyor: bir kova buza aitler, ancak Manet, şekillerinin bir kız figürüne ne kadar benzediğini görebilmemiz için onları bıraktı. Bir şişe alabilirsin, bir bardak alabilirsin ya da bu şişenin tıpasını senin için açacak kişi de olabilirsin.

Bar tezgahı, ahlaki bir ruh hali ile ayırt edilen ve dünyevi her şeyin geçici ve fani olduğunu hatırlatan vanitas türünde natürmortları andırıyor. Meyve - sonbaharın sembolü, gül - cinsel zevkler, şişeler - düşüş ve zayıflık, solduran çiçekler - ölüm ve solan güzellik. Bass etiketli bira şişeleri, İngilizlerin bu kuruluşta sık sık misafir olduğunu söylüyor.


Folies Bergère'deki Bar, 1881

Resimde çok parlak ve net bir şekilde yazılan elektrik aydınlatması, belki de bu türden ilk görüntüdür. O zamanlar bu tür lambalar sadece günlük yaşamın bir parçası oldu.

Bağlam

Folies Bergère, zamanın ruhunu, yeni Paris'in ruhunu yansıtan bir yer. Bunlar kafe konserleriydi, düzgün giyimli erkekler ve uygunsuz giyimli kadınlar buraya akın etti. Demimonde hanımlarının eşliğinde beyler içti ve yemek yedi. Bu arada sahnede bir performans yaşanıyordu, sayılar birbirini izliyordu. Bu tür kurumlarda düzgün kadınlar görünemezdi.

Bu arada, Folies-Bergere, Folies-Trevize adı altında açıldı - bu, müşterilere "Trevize'nin yeşilliklerinde" (adın tercüme edildiği gibi) meraklı gözlerden saklanabileceğinizi ve eğlence ve zevkle kendinizi şımartabileceğinizi ima etti. Guy de Maupassant, yerel barmenleri "içki ve aşk satıcıları" olarak adlandırdı.


Folies Bergère, 1880

Manet, Folies Bergère'in müdavimiydi ama resmi kafe-konserde değil, atölyede çizdi. Kabarede birkaç eskiz yaptı, Suzon (bu arada, gerçekten bir barda çalıştı) ve bir arkadaşı, askeri sanatçı Henri Dupré, stüdyoda poz verdi. Gerisi hafızadan geri yüklendi.

"Bar in the Folies Bergère" sonuncusuydu büyük fotoğraf tamamlandıktan bir yıl sonra ölen bir sanatçı. Söylemeye gerek yok, halk sadece tutarsızlıkları, eksiklikleri gördü, Manet'yi amatörlükle suçladı ve tuvalini en azından tuhaf buldu?

sanatçının kaderi

Sosyete mensubu olan Manet, feci bir çocuktu. Hiçbir şey öğrenmek istemiyordu, her şeyde başarı vasattı. Baba, oğlunun davranışından dolayı hayal kırıklığına uğradı. Resim tutkusunu ve sanatçının hırslarını öğrendikten sonra, tamamen felaketin eşiğindeydi.

Bir uzlaşma bulundu: Edward, genç adamın kabul için hazırlanmasına yardımcı olması gereken bir yolculuğa çıktı. denizcilik okulu(nerede, söylemeliyim ki, ilk seferinde alamadı). Ancak Manet, Brezilya'ya yaptığı bir yolculuktan bir denizcinin yapıtlarıyla değil, eskiz ve eskizlerle döndü. Bu çalışmaları beğenen baba bu kez oğlunun tutkusuna destek olmuş ve onu bir sanatçı hayatı için kutsamış.


, 1863

İlk çalışmalar, Manet'nin umut verici olduğundan bahsetmişti, ancak kendi tarzından, olay örgüsünden yoksundu. Edward çok geçmeden bildiği ve en çok sevdiği şeye, yani Paris'in yaşamına odaklandı. Yürüyen Manet, hayattan sahnelerin eskizlerini yaptı. Bu tür eskizler, bu tür çizimlerin yalnızca dergi ve raporların illüstrasyonları için uygun olduğuna inanan çağdaşlar tarafından ciddi bir resim olarak algılanmadı. Bu daha sonra Empresyonizm olarak adlandırılacaktı. Bu arada Manet, benzer düşünen insanlarla birlikte - Pissarro, Cezanne, Monet, Renoir, Degas - yarattıkları Batignolles okulu çerçevesinde özgür yaratıcılık haklarını kanıtlıyorlar.


, 1863

1890'larda Manet'ye bir tür itiraf göründü. Resimleri özel ve kamu koleksiyonlarında alınmaya başlandı. Ancak o zamana kadar sanatçı artık hayatta değildi.


Tepe