ภาพวาดยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ศิลปินยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ 12-16 ศิลปินยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา

ความสำเร็จที่ไม่ต้องสงสัยของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาคือการสร้างภาพที่ถูกต้องทางเรขาคณิต ศิลปินสร้างภาพโดยใช้เทคนิคที่เขาพัฒนาขึ้น สิ่งสำคัญสำหรับจิตรกรในยุคนั้นคือการสังเกตสัดส่วนของวัตถุ แม้แต่ธรรมชาติก็ตกอยู่ภายใต้วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณสัดส่วนของภาพกับวัตถุอื่นๆ ในภาพ

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ศิลปินในยุคเรอเนซองส์พยายามที่จะถ่ายทอดภาพที่ถูกต้อง เช่น ภาพของบุคคลที่มีฉากหลังเป็นธรรมชาติ หากเปรียบเทียบกับวิธีการสมัยใหม่ในการสร้างภาพที่เห็นบนผืนผ้าใบบางประเภท เป็นไปได้มากว่าภาพถ่ายที่มีการปรับแต่งในภายหลังจะช่วยให้เข้าใจว่าศิลปินยุคฟื้นฟูศิลปวิทยากำลังมุ่งมั่นเพื่ออะไร

จิตรกรยุคเรอเนสซองส์เชื่อว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของธรรมชาติ นั่นคือ ถ้าคนๆ หนึ่งมีใบหน้าที่น่าเกลียด ศิลปินจะแก้ไขให้ใบหน้านั้นดูอ่อนหวานและน่าดึงดูด

เลโอนาร์โด ดา วินชี

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยากลายเป็นขอบคุณบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์มากมายที่อาศัยอยู่ในเวลานั้น Leonardo da Vinci ที่มีชื่อเสียงระดับโลก (1452 - 1519) สร้างผลงานชิ้นเอกจำนวนมากโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณหลายล้านดอลลาร์และผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะของเขาพร้อมที่จะพิจารณาภาพวาดของเขาเป็นเวลานาน

เลโอนาร์โดเริ่มเรียนที่เมืองฟลอเรนซ์ ผ้าใบผืนแรกของเขาซึ่งวาดราวปี ค.ศ. 1478 คือ Benois Madonna จากนั้นมีการสร้างสรรค์เช่น "มาดอนน่าในถ้ำ", "โมนาลิซ่า", "อาหารมื้อสุดท้าย" ที่กล่าวถึงข้างต้นและโฮสต์ของผลงานชิ้นเอกอื่น ๆ ที่เขียนด้วยมือของไททันแห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา

ความรุนแรงของสัดส่วนทางเรขาคณิตและการสืบพันธุ์ที่แน่นอนของโครงสร้างทางกายวิภาคของบุคคล - นี่คือลักษณะของภาพวาดของ Leonard da Vinci ตามความเชื่อของเขา ศิลปะการวาดภาพบางภาพบนผืนผ้าใบเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่แค่งานอดิเรกบางประเภทเท่านั้น

ราฟาเอล สันติ

Raphael Santi (1483 - 1520) เป็นที่รู้จักในโลกศิลปะในขณะที่ Raphael สร้างผลงานของเขาในอิตาลี ภาพวาดของเขาเต็มไปด้วยบทกวีและความสง่างาม ราฟาเอลเป็นตัวแทนของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ผู้วาดภาพชายคนหนึ่งและชีวิตของเขาบนโลก ชอบวาดภาพผนังของวิหารวาติกัน

ภาพวาดทรยศต่อความสามัคคีของตัวเลข, สัดส่วนที่สอดคล้องกันของพื้นที่และรูปภาพ, ความไพเราะของสี ความบริสุทธิ์ของพระแม่มารีเป็นพื้นฐานสำหรับภาพวาดของราฟาเอลหลายภาพ ภาพพระมารดาของพระเจ้าภาพแรกของเขาคือ Sistine Madonna ซึ่งวาดโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงในปี 1513 ภาพวาดที่สร้างโดยราฟาเอลสะท้อนภาพมนุษย์ในอุดมคติ

ซานโดร บอตติเชลลี

Sandro Botticelli (1445 - 1510) เป็นจิตรกรยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ผลงานชิ้นแรกของเขาคือภาพวาด "The Adoration of the Magi" กวีนิพนธ์ที่ละเอียดอ่อนและความเพ้อฝันเป็นลักษณะดั้งเดิมของเขาในด้านการถ่ายโอนภาพศิลปะ

ในช่วงต้นทศวรรษที่ 80 ของศตวรรษที่ 15 ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ทาสีผนังโบสถ์วาติกัน จิตรกรรมฝาผนังที่เขาสร้างขึ้นยังคงน่าทึ่ง

เมื่อเวลาผ่านไป ภาพวาดของเขาก็มีลักษณะเฉพาะด้วยความสงบของอาคารโบราณ ความมีชีวิตชีวาของตัวละครที่ปรากฎ ความกลมกลืนของภาพ นอกจากนี้ความหลงใหลในการวาดภาพของบอตติเชลลีในงานวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงยังเป็นที่ทราบกันดีซึ่งเพิ่มความรุ่งโรจน์ให้กับงานของเขาเท่านั้น

มีเกลันเจโล บูโอนาร์โรตี

Michelangelo Buonarotti (1475-1564) เป็นจิตรกรชาวอิตาลีที่ทำงานในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา สิ่งที่คน ๆ นี้รู้จักพวกเราหลายคนไม่ได้ทำ ทั้งประติมากรรม จิตรกรรม สถาปัตยกรรม ตลอดจนกวีนิพนธ์ มีเกลันเจโล เช่น ราฟาเอลและบอตติเชลลี วาดภาพผนังวิหารของวาติกัน ท้ายที่สุดมีเพียงจิตรกรที่มีพรสวรรค์ที่สุดในสมัยนั้นเท่านั้นที่มีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบเช่นการวาดภาพบนผนังของโบสถ์คาทอลิก พื้นที่กว่า 600 ตารางเมตรของโบสถ์ Sistine เขาต้องปิดทับด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงฉากต่างๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล งานที่โด่งดังที่สุดในรูปแบบนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม The Last Judgment ความหมายของเรื่องราวในพระคัมภีร์แสดงไว้อย่างครบถ้วนและชัดเจน ความแม่นยำในการถ่ายโอนภาพดังกล่าวเป็นลักษณะเฉพาะของงานทั้งหมดของ Michelangelo

ยุค ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาสูง(จุดสิ้นสุดของ XV - ไตรมาสแรกของศตวรรษที่ 16) - เวลาแห่งความสมบูรณ์แบบและอิสรภาพ เช่นเดียวกับรูปแบบศิลปะอื่น ๆ ในยุคนี้ การวาดภาพมีเครื่องหมายของความศรัทธาอย่างลึกซึ้งในมนุษย์ ในพลังแห่งการสร้างสรรค์และพลังแห่งจิตใจของเขา ในภาพวาดของปรมาจารย์แห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาระดับสูง, อุดมคติของความงาม, มนุษยนิยมและความสามัคคี, บุคคลในพวกเขาเป็นพื้นฐานของจักรวาล

จิตรกรในยุคนี้ใช้ทุกวิถีทางในการนำเสนออย่างง่ายดาย: สี เสริมด้วยอากาศ แสงและเงา และการวาดอย่างอิสระและเฉียบคม พวกเขาเป็นเจ้าของมุมมองและปริมาตรอย่างสมบูรณ์แบบ ผู้คนหายใจและเคลื่อนไหวบนผืนผ้าใบของศิลปิน ความรู้สึกและประสบการณ์ของพวกเขาดูสะเทือนอารมณ์อย่างลึกซึ้ง

ยุคนี้ทำให้โลกมีอัจฉริยะสี่คน ได้แก่ Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo, Titian ในภาพวาดของพวกเขาคุณสมบัติของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาสูง - อุดมคติและความกลมกลืนรวมกับความลึกและความมีชีวิตชีวาของภาพ - แสดงออกอย่างชัดเจนที่สุด

เลโอนาร์โด ดา วินชี

เมื่อวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 1452 ในเมือง Vinci เมืองเล็ก ๆ ของอิตาลีซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองฟลอเรนซ์ ปิเอโร ดา วินชี นักกฎหมายให้กำเนิดบุตรชายนอกสมรส พวกเขาตั้งชื่อเขาว่า Leonardo di ser Piero d'Antonio Katerina แม่ของเด็กชายคนหนึ่งแต่งงานกับชาวนาในเวลาต่อมา พ่อไม่ได้ทิ้งลูกนอกสมรสเขารับเขาและให้การศึกษาที่ดีแก่เขา หนึ่งปีหลังจากการเสียชีวิตของอันโตนิโอปู่ของเลโอนาร์โดในปี ค.ศ. 1469 ทนายความได้เดินทางไปฟลอเรนซ์กับครอบครัวของเขา

ตั้งแต่อายุยังน้อย Leonardo ปลุกความหลงใหลในการวาดภาพ เมื่อสังเกตเห็นสิ่งนี้พ่อจึงส่งเด็กชายไปเรียนกับ Andrea Verrocchio (1435-1488) ปรมาจารย์ด้านประติมากรรมภาพวาดและเครื่องประดับที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในเวลานั้น ความรุ่งโรจน์ของเวิร์กช็อปของ Verrocchio นั้นยอดเยี่ยมมาก จากชาวเมืองผู้สูงศักดิ์ได้รับคำสั่งมากมายอย่างต่อเนื่องสำหรับการวาดภาพและประติมากรรม ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ Andrea Verrocchio มีชื่อเสียงโด่งดังในหมู่นักเรียนของเขา ผู้ร่วมสมัยถือว่าเขาเป็นผู้สืบทอดแนวคิดของ Florentine Renaissance ในการวาดภาพและประติมากรรมที่มีพรสวรรค์มากที่สุด

นวัตกรรมของ Verrocchio ในฐานะศิลปินนั้นเกี่ยวข้องกับการคิดใหม่เกี่ยวกับภาพเป็นหลัก ซึ่งได้รับคุณสมบัติที่เป็นธรรมชาติจากจิตรกร จากการประชุมเชิงปฏิบัติการของ Verrocchio มีงานน้อยมากที่รอดชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้ นักวิจัยเชื่อว่า "การล้างบาปของพระคริสต์" ที่มีชื่อเสียงถูกสร้างขึ้นในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ นอกจากนี้ยังพบว่าภูมิทัศน์ในพื้นหลังของภาพวาดและเทวดาในส่วนด้านซ้ายเป็นของแปรงของเลโอนาร์โด

ในงานแรกนี้บุคลิกลักษณะที่สร้างสรรค์และความเป็นผู้ใหญ่ของศิลปินที่มีชื่อเสียงในอนาคตได้แสดงออกมาแล้ว ภูมิทัศน์ที่วาดด้วยมือของ Leonardo นั้นแตกต่างอย่างชัดเจนจากภาพวาดธรรมชาติของ Verrocchio เอง เป็นของศิลปินหนุ่มราวกับถูกปกคลุมด้วยหมอกควันและเป็นสัญลักษณ์ของความไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีที่สิ้นสุดของอวกาศ

รูปภาพที่สร้างโดย Leonardo ก็เป็นต้นฉบับเช่นกัน ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับกายวิภาคของร่างกายมนุษย์รวมถึงจิตวิญญาณทำให้ศิลปินสามารถสร้างภาพเทวดาที่แสดงออกอย่างผิดปกติ ความเชี่ยวชาญในการเล่นแสงและเงาช่วยให้ศิลปินสามารถพรรณนาถึงตัวเลขที่มีชีวิตชีวาและมีพลัง ดูเหมือนว่านางฟ้าจะแข็งอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น อีกไม่กี่นาทีจะผ่านไป - และพวกเขาจะมีชีวิตขึ้นมาพวกเขาจะเคลื่อนไหวพูดคุย ...

นักวิจารณ์ศิลปะและนักเขียนชีวประวัติของดาวินชีอ้างว่าภายในปี ค.ศ. 1472 เลโอนาร์โดออกจากเวิร์กช็อปของแวร์รอคคิโอและกลายเป็นปรมาจารย์ในเวิร์กช็อปของจิตรกร จากปี ค.ศ. 1480 เขาหันไปหาประติมากรรมซึ่งตามความเห็นของเลโอนาร์โดเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการแสดงพลวัตของการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เขาได้ทำงานที่ Academy of Arts ซึ่งเป็นชื่อของเวิร์กช็อปที่ตั้งอยู่ในสวนบนจัตุรัส San Marco ซึ่งสร้างขึ้นจากความคิดริเริ่มของ Lorenzo the Magnificent

ในปี ค.ศ. 1480 เลโอนาร์โดได้รับคำสั่งจากโบสถ์ San Donato Scopeto สำหรับองค์ประกอบทางศิลปะ "The Adoration of the Magi"

เลโอนาร์โดอาศัยอยู่ในฟลอเรนซ์ได้ไม่นาน ในปี 1482 เขาเดินทางไปมิลาน อาจเป็นไปได้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากความจริงที่ว่าศิลปินไม่ได้รับเชิญให้ไปที่กรุงโรมเพื่อทำงานเกี่ยวกับภาพวาดของ Sistine Chapel ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในไม่ช้าเจ้านายก็ปรากฏตัวต่อหน้า Duke of Ludovico Sforza เมืองที่มีชื่อเสียงของอิตาลี ชาวมิลานต้อนรับเลโอนาร์โดอย่างอบอุ่น เขาตั้งรกรากและอาศัยอยู่เป็นเวลานานในย่าน Porta Ticinese และในปีถัดมา ค.ศ. 1483 เขาได้เขียนงานแท่นบูชาสำหรับโบสถ์ Immacolata ในโบสถ์ San Francesco Grande ผลงานชิ้นเอกนี้ต่อมากลายเป็นที่รู้จักในนาม Madonna of the Rocks

ในช่วงเวลาเดียวกัน เลโอนาร์โดกำลังสร้างอนุสาวรีย์ทองสัมฤทธิ์ให้กับฟรานเชสโก สฟอร์ซา อย่างไรก็ตาม ทั้งแบบร่าง การทดสอบแบบร่าง และการหล่อไม่สามารถแสดงความตั้งใจของศิลปินได้ งานยังไม่เสร็จ

ในช่วงปี 1489 ถึง 1490 Leonardo da Vinci ได้วาดภาพ Castello Sforzesco ในวันแต่งงานของ Gian Galeazzo Sforza

Leonardo da Vinci เกือบทั้งปี 1494 อุทิศให้กับอาชีพใหม่สำหรับตัวเขาเองนั่นคือระบบไฮดรอลิกส์ ด้วยความคิดริเริ่มของ Sforza เดียวกัน Leonardo พัฒนาและดำเนินโครงการเพื่อระบายอาณาเขตของที่ราบลอมบาร์ด อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 1495 ปรมาจารย์ด้านวิจิตรศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้กลับมาวาดภาพ ปีนี้กลายเป็นช่วงเริ่มต้นในประวัติศาสตร์ของการสร้างปูนเปียกที่มีชื่อเสียง "The Last Supper" ซึ่งประดับประดาผนังห้องโถงของอารามซึ่งตั้งอยู่ใกล้โบสถ์ Santa Maria delle Grazie

ในปี ค.ศ. 1496 เลโอนาร์โดออกจากเมืองโดยเกี่ยวข้องกับการรุกรานขุนนางแห่งมิลานโดยกษัตริย์หลุยส์ที่ 12 แห่งฝรั่งเศส เขาย้ายไปที่ Mantua ก่อนแล้วจึงตั้งรกรากที่เวนิส

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1503 ศิลปินได้อาศัยอยู่ในฟลอเรนซ์และร่วมกับมีเกลันเจโลได้ทำงานวาดภาพห้องโถงใหญ่ของสภาใน Palazzo Signoria เลโอนาร์โดควรจะพรรณนาถึง "การต่อสู้ของ Anghiari" อย่างไรก็ตามปรมาจารย์ที่ค้นหาความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลามักละทิ้งงานที่เขาเริ่มไว้ มันเกิดขึ้นกับ "Battle of Anghiari" - ปูนเปียกยังไม่เสร็จ นักประวัติศาสตร์ศิลป์แนะนำว่า Gioconda ที่มีชื่อเสียงถูกสร้างขึ้นในตอนนั้น

ตั้งแต่ปี 1506 ถึง 1507 Leonardo อาศัยอยู่ในมิลานอีกครั้ง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1512 Duke Maximilian Sforza ได้ปกครองที่นั่น 24 กันยายน ค.ศ. 1512 เลโอนาร์โดตัดสินใจออกจากมิลานและตั้งรกรากกับนักเรียนในกรุงโรม ที่นี่เขาไม่เพียง แต่วาดภาพ แต่ยังหันไปศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อื่น ๆ

หลังจากได้รับคำเชิญจากกษัตริย์ฟรานซิสที่ 1 แห่งฝรั่งเศสในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1513 เลโอนาร์โด ดาวินชีก็ย้ายไปที่แอมบอยซี เขาอาศัยอยู่ที่นี่จนกระทั่งเสียชีวิต: เขาวาดภาพ ตกแต่งวันหยุด และทำงานในโครงการที่มุ่งใช้แม่น้ำของฝรั่งเศส

2 พฤษภาคม 1519 ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่เสียชีวิต Leonardo da Vinci ถูกฝังอยู่ในโบสถ์ Amboise ของ San Fiorentino อย่างไรก็ตามในช่วงสงครามศาสนา (ศตวรรษที่ 16) หลุมฝังศพของศิลปินถูกทำลายและพังยับเยิน ผลงานชิ้นเอกของเขาซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดของงานวิจิตรศิลป์ในศตวรรษที่ 15-16 ยังคงเป็นเช่นนี้มาจนถึงทุกวันนี้

ในบรรดาภาพวาดของ da Vinci ปูนเปียก Last Supper นั้นเป็นสถานที่พิเศษ ประวัติของปูนเปียกที่มีชื่อเสียงนั้นน่าสนใจและน่าทึ่ง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1495-1497 ได้รับการว่าจ้างจากพระสงฆ์ในนิกายโดมินิกันซึ่งต้องการตกแต่งผนังโรงอาหารในอารามซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับโบสถ์ Santa Maria delle Grazie ในมิลาน ปูนเปียกบรรยายเรื่องราวพระกิตติคุณที่เป็นที่รู้จักกันดี: อาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์กับอัครสาวกสิบสองคน

ผลงานชิ้นเอกนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นจุดสุดยอดของงานทั้งหมดของศิลปิน ภาพของพระคริสต์และเหล่าอัครสาวกที่อาจารย์สร้างขึ้นนั้นสว่าง แสดงออก และมีชีวิตอย่างผิดปกติ แม้จะมีความเป็นรูปธรรมและความเป็นจริงของสถานการณ์ที่ปรากฎ แต่เนื้อหาของปูนเปียกกลับเต็มไปด้วยความหมายทางปรัชญาที่ลึกซึ้ง ที่นี่มีแก่นเรื่องนิรันดร์ของความขัดแย้งระหว่างความดีและความชั่ว ความอิ่มเอมใจและความใจแข็งทางจิตวิญญาณ ความจริงและความเท็จเป็นตัวเป็นตน ภาพที่ได้มาไม่ได้เป็นเพียงชุดของลักษณะนิสัยส่วนบุคคล (แต่ละคนมีอารมณ์ที่หลากหลาย) แต่ยังเป็นลักษณะทั่วไปทางจิตวิทยาอีกด้วย

ภาพมีไดนามิกมาก ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นจริง ๆ ที่จับทุกคนที่มาร่วมรับประทานอาหารหลังจากคำเผยพระวจนะที่พระคริสต์ตรัสเกี่ยวกับการทรยศที่อัครสาวกคนหนึ่งจะต้องกระทำ ผืนผ้าใบกลายเป็นสารานุกรมชนิดหนึ่งของอารมณ์และอารมณ์ของมนุษย์ที่ละเอียดอ่อนที่สุด

Leonardo da Vinci ทำงานเสร็จอย่างรวดเร็วอย่างน่าประหลาดใจ: หลังจากผ่านไปเพียงสองปี ภาพก็เสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามพระสงฆ์ไม่ชอบ: วิธีการประหารชีวิตแตกต่างจากรูปแบบการเขียนภาพที่ยอมรับก่อนหน้านี้มากเกินไป นวัตกรรมของอาจารย์ประกอบด้วยการใช้สีขององค์ประกอบใหม่เท่านั้นและไม่มาก ความสนใจเป็นพิเศษถูกดึงดูดไปที่วิธีการถ่ายทอดมุมมองในภาพ สร้างขึ้นในเทคนิคพิเศษปูนเปียกเหมือนเดิมขยายและขยายพื้นที่จริง ดูเหมือนว่าผนังของห้องที่ปรากฎในภาพนั้นมีความต่อเนื่องมาจากผนังของห้องโถงของอาราม

พระสงฆ์ไม่เห็นคุณค่าและไม่เข้าใจความตั้งใจสร้างสรรค์และความสำเร็จของศิลปิน ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ใส่ใจในการอนุรักษ์ภาพเขียนมากนัก สองปีหลังจากการวาดภาพปูนเปียกสีของมันเริ่มเสื่อมสภาพและจางหายไปพื้นผิวของผนังที่มีภาพที่ใช้กับมันดูเหมือนจะถูกปกคลุมด้วยสสารที่บางที่สุด ในแง่หนึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสีใหม่ที่มีคุณภาพต่ำและในทางกลับกันเนื่องจากการสัมผัสกับความชื้นอากาศเย็นและไอน้ำที่ทะลุผ่านห้องครัวของอาราม รูปลักษณ์ของภาพวาดถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงเมื่อพระสงฆ์ตัดสินใจที่จะตัดทางเข้าเพิ่มเติมไปยังโรงอาหารในผนังด้วยปูนเปียก เป็นผลให้ภาพถูกตัดออกที่ด้านล่าง

ความพยายามที่จะบูรณะผลงานชิ้นเอกเกิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้พิสูจน์แล้วว่าไร้ประโยชน์สียังคงเสื่อมสภาพ เหตุผลนี้คือสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายลงในปัจจุบัน คุณภาพของปูนเปียกได้รับผลกระทบจากความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นของก๊าซไอเสียในอากาศ รวมถึงสารระเหยที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโดยโรงงานและโรงงานต่างๆ

ตอนนี้เราสามารถพูดได้ว่างานในช่วงแรกของการบูรณะภาพวาดนั้นไม่เพียง แต่ไม่จำเป็นและไร้ความหมายเท่านั้น แต่ยังมีด้านลบด้วย ในกระบวนการบูรณะ ศิลปินมักจะเพิ่มปูนเปียก เปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวละครที่นำเสนอบนผืนผ้าใบและการตกแต่งภายในที่ปรากฎ ดังนั้น เมื่อเร็วๆ นี้จึงทราบว่าอัครสาวกคนหนึ่งไม่ได้มีหนวดเครายาวจนโก่ง นอกจากนี้ ผืนผ้าใบสีดำที่ปรากฎบนผนังโรงอาหารก็กลายเป็นเพียงพรมผืนเล็กๆ เท่านั้น
ในศตวรรษที่ 20 จัดการเพื่อค้นหาและเรียกคืนเครื่องประดับบางส่วน

ผู้บูรณะสมัยใหม่ซึ่งกลุ่มที่ทำงานภายใต้การนำของ Carlo Berteli มีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดได้ตัดสินใจที่จะคืนค่ารูปลักษณ์ดั้งเดิมของปูนเปียกโดยปราศจากองค์ประกอบที่นำไปใช้ในภายหลัง

ธีมของความเป็นแม่ ภาพของคุณแม่ยังสาวที่ชื่นชมลูกของเธอ ยังคงเป็นกุญแจสำคัญในการทำงานของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่มาช้านาน ผลงานชิ้นเอกที่แท้จริงคือภาพวาดของเขา "Madonna Litta" และ "Madonna with a Flower" ("Madonna Benois") ปัจจุบัน "Madonna Litta" ถูกเก็บไว้ใน อาศรมรัฐในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ภาพวาดนี้ถูกซื้อโดยจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ของรัสเซียในปี พ.ศ. 2408 จากครอบครัวของดยุคอันโตนิโอ ลิตตาชาวอิตาลี ซึ่งก่อนหน้านี้ภาพวาดนี้เคยเป็นของขวัญจากดยุกแห่งวิสคอนติ ตามคำสั่งของซาร์แห่งรัสเซีย ภาพวาดถูกย้ายจากไม้สู่ผืนผ้าใบและแขวนไว้ในห้องโถงหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่มีชื่อเสียง

นักวิชาการด้านศิลปะเชื่อว่า (และ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์สิ่งนี้) ว่างานสร้างภาพไม่เสร็จสมบูรณ์โดยผู้เขียนเอง สร้างเสร็จโดย Boltraffio หนึ่งในนักเรียนของ Leonardo

ผืนผ้าใบเป็นการแสดงออกที่โดดเด่นที่สุดของธีมของการเป็นแม่ในภาพวาดยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ภาพลักษณ์ของพระแม่มาดอนน่านั้นสดใสและมีจิตวิญญาณ รูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปของทารกนั้นอ่อนโยนผิดปกติมันแสดงออกพร้อมกัน
ความโศกเศร้าและความสงบและความสงบภายใน ที่นี่แม่และลูกดูเหมือนจะสร้างโลกที่ไม่เหมือนใครของพวกเขาเองประกอบเป็นหนึ่งเดียวที่กลมกลืนกัน ความคิดของภาพสามารถแสดงด้วยคำต่อไปนี้: สิ่งมีชีวิตสองแม่ลูกมีพื้นฐานและความหมายของชีวิต

ภาพของมาดอนน่ากับเด็กในอ้อมแขนของเธอเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ การตกแต่งและการปรับแต่งทำให้การเปลี่ยนแสงและเงาเป็นไปอย่างราบรื่นเป็นพิเศษ ความอ่อนโยนและความเปราะบางของร่างนั้นถูกเน้นด้วยผ้าม่านที่คลุมไหล่ของผู้หญิง ภาพวาดบนหน้าต่างแสดงอยู่ในพื้นหลังอย่างสมดุลและจัดองค์ประกอบภาพให้สมบูรณ์ โดยเน้นการแยกคนใกล้ชิดสองคนออกจากส่วนอื่นๆ ของโลก

ผ้าใบ "มาดอนน่ากับดอกไม้" ("มาดอนน่าเบอนัวส์") ประมาณปี 1478 ถูกซื้อจากเจ้าของชาวรัสเซียคนสุดท้ายโดยซาร์นิโคลัสที่ 2 ในปี 1914 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอาศรม เจ้าของในยุคแรกยังไม่ทราบ มีเพียงตำนานที่เล่าว่านักแสดงนักเดินทางชาวอิตาลีนำภาพวาดไปยังรัสเซียหลังจากนั้นพ่อค้า Sapozhnikov ก็ซื้อมันใน Samara ในปี 1824 ต่อมาผ้าใบได้รับมรดกจากพ่อถึงลูกสาว M. A. Sapozhnikova (โดยสามีของเธอ - เบอนัวส์) ซึ่งจักรพรรดิซื้อมา ตั้งแต่นั้นมา ภาพวาดก็มีสองชื่อ: "มาดอนน่ากับดอกไม้" (ของผู้เขียน) และ "มาดอนน่า เบอนัวส์" (ตามชื่อของเจ้าของคนสุดท้าย)

ภาพที่แสดงให้เห็นพระมารดาของพระเจ้ากับทารก สะท้อนถึงความรู้สึกปกติทางโลกของแม่ที่เล่นกับลูกของเธอ ฉากทั้งหมดสร้างขึ้นจากความแตกต่าง: แม่และลูกที่กำลังหัวเราะกำลังศึกษาดอกไม้อย่างจริงจัง ศิลปินที่มุ่งเน้นไปที่การต่อต้านนี้โดยเฉพาะแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาของบุคคลที่ต้องการความรู้ซึ่งเป็นก้าวแรกของเขาบนเส้นทางสู่ความจริง นี่คือสิ่งที่โกหก แนวคิดหลักผืนผ้าใบ

การเล่นแสงและเงาทำให้เกิดโทนสีที่พิเศษและเป็นกันเองสำหรับองค์ประกอบทั้งหมด แม่และลูกอยู่ในโลกของตัวเอง ตัดขาดจากความฟุ้งเฟ้อทางโลก แม้จะมีมุมและความแข็งแกร่งของผ้าม่านที่ปรากฎ แต่แปรงของ Leonardo da Vinci นั้นค่อนข้างง่ายต่อการจดจำด้วยการเปลี่ยนเฉดสีที่นุ่มนวลและนุ่มนวลของสีที่ใช้และการผสมผสานของแสงและเงา ผืนผ้าใบถูกวาดด้วยสีที่นุ่มนวลและสงบ ซึ่งคงอยู่ในระบบสีเดียว ทำให้ภาพมีตัวละครที่นุ่มนวลและกระตุ้นความรู้สึกที่แปลกประหลาด ความกลมกลืนของจักรวาล และความเงียบสงบ

Leonardo da Vinci เป็นปรมาจารย์ด้านภาพเหมือนที่ได้รับการยอมรับ ภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขา ได้แก่ "Lady with an Ermine" (ประมาณปี 1483-1484) และ "Portrait of a Musician"

นักวิจารณ์ศิลปะและนักประวัติศาสตร์แนะนำว่าผืนผ้าใบ "Lady with an Ermine" แสดงถึง Cecilia Gallerani ซึ่งเป็นที่โปรดปรานของ Duke of Milan Ludovic Moreau ก่อนแต่งงาน ข้อมูลได้รับการเก็บรักษาไว้ว่า Cecilia เป็นผู้หญิงที่มีการศึกษาสูงซึ่งเป็นสิ่งที่หายากในเวลานั้น นอกจากนี้นักประวัติศาสตร์และนักเขียนชีวประวัติของศิลปินชื่อดังยังเชื่อว่าเธอคุ้นเคยกับ Leonardo da Vinci อย่างใกล้ชิดซึ่งครั้งหนึ่งเคยตัดสินใจวาดภาพเหมือนของเธอ

ผืนผ้าใบนี้มาถึงเราในเวอร์ชันที่เขียนใหม่เท่านั้นดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงสงสัยในการประพันธ์ของเลโอนาร์โดมานานแล้ว อย่างไรก็ตาม ส่วนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีของภาพวาดที่แสดงภาพวาดเออร์มีนและใบหน้าของหญิงสาวทำให้เราสามารถพูดด้วยความมั่นใจเกี่ยวกับสไตล์ของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ da Vinci นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสนใจว่าพื้นหลังสีเข้มที่หนาแน่นรวมถึงรายละเอียดบางอย่างของทรงผมนั้นเป็นภาพวาดเพิ่มเติมในภายหลัง

"Lady with an Ermine" เป็นหนึ่งในภาพเขียนเชิงจิตวิทยาที่สว่างที่สุดในแกลเลอรีภาพเหมือนของศิลปิน ร่างทั้งหมดของหญิงสาวแสดงออกถึงความมีชีวิตชีวา มุ่งมั่นไปข้างหน้า เป็นพยานถึงลักษณะนิสัยของมนุษย์ที่แข็งแกร่งและแข็งแกร่งอย่างผิดปกติ คุณสมบัติใบหน้าที่ถูกต้องเน้นสิ่งนี้เท่านั้น

ภาพบุคคลนั้นซับซ้อนและมีหลายแง่มุม ความกลมกลืนและความสมบูรณ์ของภาพทำได้โดยการรวมองค์ประกอบหลายอย่างเข้าด้วยกัน: การแสดงออกทางสีหน้า การหมุนศีรษะ ตำแหน่งมือ ดวงตาของผู้หญิงสะท้อนให้เห็นถึงจิตใจพลังงานความเข้าใจที่ไม่ธรรมดา ริมฝีปากที่บีบแน่น, จมูกตรง, คางที่แหลม - ทุกอย่างเน้นถึงความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น, ความเป็นอิสระ การหมุนศีรษะที่สง่างาม คอเปิด มือที่มีนิ้วยาวลูบสัตว์ที่สง่างามเน้นความเปราะบางและความกลมกลืนของร่างทั้งหมด ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ผู้หญิงคนนั้นกำลังอุ้มเอมีนไว้ในอ้อมแขนของเธอ ขนสีขาวของสัตว์คล้ายกับหิมะแรกเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณของหญิงสาวที่นี่

ภาพบุคคลมีไดนามิกอย่างน่าประหลาดใจ อาจารย์สามารถจับช่วงเวลาที่การเคลื่อนไหวหนึ่งควรเปลี่ยนไปอย่างราบรื่น นั่นคือเหตุผลที่ดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังจะมีชีวิตขึ้นมา หันหัวของเธอแล้วมือของเธอจะเลื่อนไปเหนือขนนุ่มของสัตว์ ...

การแสดงออกที่ไม่ธรรมดาขององค์ประกอบนั้นมาจากความชัดเจนของเส้นที่ก่อตัวเป็นตัวเลขรวมถึงความเชี่ยวชาญและการใช้เทคนิคการเปลี่ยนแสงเป็นเงาโดยใช้รูปแบบที่สร้างขึ้นบนผืนผ้าใบ

"Portrait of a Musician" เป็นภาพเหมือนชายเพียงภาพเดียวในบรรดาผลงานชิ้นเอกของ Leonardo da Vinci นักวิจัยหลายคนระบุแบบจำลองกับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของมหาวิหารมิลาน Francino Gaffurio อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งหักล้างความคิดเห็นนี้โดยบอกว่าไม่ใช่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ที่ปรากฎที่นี่ แต่เป็นชายหนุ่มธรรมดาซึ่งเป็นนักดนตรี แม้จะมีรายละเอียดบางประการเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของเทคนิคการเขียนของดาวินชี แต่นักประวัติศาสตร์ศิลปะก็ยังสงสัยในการประพันธ์ของเลโอนาร์โด อาจเป็นไปได้ว่าข้อสงสัยเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการใช้งานบนผืนผ้าใบขององค์ประกอบที่เป็นลักษณะของ ประเพณีทางศิลปะจิตรกรภาพลอมบาร์ด

เทคนิคของภาพบุคคลนั้นชวนให้นึกถึงผลงานของอันโตเนลโล ดา เมสซีนาในหลายๆ ด้าน เมื่อเทียบกับพื้นหลังของผมหยิกสีเขียวชอุ่ม เส้นที่ชัดเจนและเคร่งครัดของใบหน้าโดดเด่นค่อนข้างชัดเจน ปรากฏต่อหน้าผู้ชม คนฉลาดด้วยบุคลิกที่แข็งแกร่งแม้ว่าในขณะเดียวกันก็สามารถจับบางสิ่งที่แปลกประหลาดในสายตาของเขาได้ บางทีอาจเป็นช่วงเวลานี้เองที่ท่วงทำนองใหม่อันศักดิ์สิทธิ์ถือกำเนิดขึ้นในจิตวิญญาณของนักดนตรี ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็จะชนะใจผู้คนมากมาย

อย่างไรก็ตามไม่มีใครพูดได้ว่าศิลปินพยายามที่จะยกย่องบุคคล อาจารย์ถ่ายทอดความร่ำรวยและความกว้างของจิตวิญญาณมนุษย์อย่างละเอียดและเชี่ยวชาญโดยไม่ต้องหันไปใช้อติพจน์และสิ่งที่น่าสมเพช

มากที่สุดแห่งหนึ่ง ภาพวาดที่มีชื่อเสียงดาวินชีเป็น "มาดอนน่าแห่งหิน" ที่มีชื่อเสียง (1483-1493) เลโอนาร์โดสร้างขึ้นตามคำสั่งของพระสงฆ์แห่งโบสถ์ซาน ฟรานเชสโก แกรนด์ในมิลาน องค์ประกอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดับแท่นบูชาในโบสถ์ Immacolata

ภาพวาดมี 2 เวอร์ชัน เวอร์ชันหนึ่งถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ในปารีส และอีกเวอร์ชันในหอศิลป์แห่งชาติในลอนดอน

มันคือพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ "มาดอนน่าในหิน" ที่ประดับประดาแท่นบูชาของโบสถ์ นักวิทยาศาสตร์แนะนำว่าศิลปินเองมอบให้กับกษัตริย์หลุยส์ที่สิบสองของฝรั่งเศส ตามที่นักประวัติศาสตร์กล่าวว่าเขาทำสิ่งนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของกษัตริย์ในการแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้าของภาพวาดและศิลปินที่แสดง

ภาพที่บริจาคถูกแทนที่ด้วยภาพวาดอื่น ซึ่งขณะนี้อยู่ในหอศิลป์แห่งชาติลอนดอน ในปี ค.ศ. 1785 แฮมิลตันบางคนซื้อมันและนำไปยังอังกฤษ

คุณลักษณะที่โดดเด่นของ "มาดอนน่าในโขดหิน" คือการผสมผสานระหว่างร่างมนุษย์กับภูมิทัศน์ นี่เป็นภาพแรกของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่ภาพของนักบุญมีความกลมกลืนกับธรรมชาติโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการปรากฏตัวของพวกเขา นับเป็นครั้งแรกในผลงานของอาจารย์ ตัวเลขต่างๆ จะถูกบรรยายโดยไม่ได้ตัดกับพื้นหลังขององค์ประกอบใดๆ ของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม แต่ราวกับว่าพวกมันถูกล้อมรอบด้วยภูมิประเทศที่เป็นหินขรุขระ ความรู้สึกนี้ถูกสร้างขึ้นในการจัดองค์ประกอบภาพด้วยการเล่นแสงและเงาที่ตกกระทบแบบพิเศษ

ภาพของมาดอนน่าถูกนำเสนอที่นี่ในฐานะจิตวิญญาณและพิสดารอย่างผิดปกติ แสงที่นุ่มนวลตกกระทบบนใบหน้าของทูตสวรรค์ ศิลปินสร้างภาพสเก็ตช์และสเก็ตช์มากมายก่อนที่ตัวละครของเขาจะมีชีวิตขึ้นมา และภาพของพวกเขาก็สดใสและสื่ออารมณ์ได้ ภาพร่างหนึ่งแสดงให้เห็นหัวของทูตสวรรค์ เราไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แต่สิ่งหนึ่งที่สามารถพูดได้อย่างแน่นอน: นี่คือสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาด เต็มไปด้วยความอ่อนโยน ความเมตตา ความบริสุทธิ์ ภาพรวมเต็มไปด้วยความสงบเงียบและเงียบสงบ

รุ่นที่วาดโดยอาจารย์ในภายหลังแตกต่างจากรุ่นแรกในรายละเอียดหลายประการ: รัศมีปรากฏเหนือหัวของนักบุญ, ยอห์นผู้ให้บัพติศมาตัวน้อยถือไม้กางเขน, ตำแหน่งของทูตสวรรค์เปลี่ยนไป และเทคนิคการประหารชีวิตเองก็กลายเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักเรียนของเลโอนาร์โดแสดงผลงานภาพวาด ที่นี่ตัวเลขทั้งหมดจะถูกนำเสนออย่างใกล้ชิดในระดับที่ใหญ่ขึ้นและนอกจากนี้เส้นที่ก่อตัวขึ้นจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นหนักขึ้นและแหลมมากขึ้น เอฟเฟ็กต์นี้สร้างขึ้นโดยทำให้เงาหนาขึ้นและเน้นบางตำแหน่งในองค์ประกอบภาพ

เวอร์ชันที่สองของภาพอ้างอิงจากนักประวัติศาสตร์ศิลป์ว่าเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นโลกีย์มากกว่า บางทีเหตุผลนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนของเลโอนาร์โดวาดภาพเสร็จ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้ลดคุณค่าของผืนผ้าใบ ความตั้งใจของศิลปินนั้นมองเห็นได้ชัดเจนประเพณีของปรมาจารย์ในการสร้างและแสดงภาพนั้นได้รับการติดตามอย่างดี

เรื่องราวของภาพวาดที่มีชื่อเสียงของ Leonardo da Vinci เรื่อง The Annunciation (1470s) ที่น่าสนใจไม่น้อย การสร้างภาพวาดเป็นของยุคแรก ๆ ในผลงานของศิลปินจนถึงช่วงเวลาที่เขาศึกษาและทำงานในสตูดิโอของ Andrea Verrocchio

องค์ประกอบหลายประการของเทคนิคการเขียนทำให้สามารถระบุได้อย่างมั่นใจว่าผู้แต่งผลงานชิ้นเอกที่มีชื่อเสียงคือ Leonardo da Vinci และไม่รวมการมีส่วนร่วมของ Verrocchio หรือนักเรียนคนอื่น ๆ ในการเขียนของเขา อย่างไรก็ตาม รายละเอียดบางอย่างในองค์ประกอบเป็นลักษณะของประเพณีทางศิลปะของโรงเรียน Verrocchio สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าจิตรกรหนุ่มแม้จะมีความคิดริเริ่มและความสามารถที่แสดงออกในเวลานั้น แต่ก็ยังได้รับอิทธิพลจากอาจารย์ของเขาในระดับหนึ่ง

องค์ประกอบของภาพนั้นค่อนข้างง่าย: ภูมิทัศน์, วิลล่าในชนบท, สองร่าง - แมรี่และนางฟ้า บนพื้นหลัง
เราเห็นเรือ อาคารบางหลัง ท่าเรือ การปรากฏตัวของรายละเอียดดังกล่าวไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของงานของ Leonardo และไม่ใช่รายละเอียดหลักที่นี่ สำหรับศิลปิน การแสดงภูเขาที่ซ่อนอยู่ในหมอกควันซึ่งอยู่ไกลออกไปนั้นสำคัญกว่า และท้องฟ้าที่สว่างเกือบโปร่งใส ภาพทางจิตวิญญาณของหญิงสาวที่กำลังรอข่าวดีและทูตสวรรค์มีความสวยงามและอ่อนโยนอย่างผิดปกติ เส้นของรูปแบบได้รับการออกแบบในลักษณะของดาวินชีซึ่งทำให้สามารถกำหนดผืนผ้าใบให้เป็นผลงานชิ้นเอกของพู่กันของเลโอนาร์โดยุคแรกได้

ลักษณะของประเพณี อาจารย์ที่มีชื่อเสียงยังเป็นเทคนิคในการดำเนินการรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ : ม้านั่งขัดเงา, เชิงเทินหิน, ชั้นวางหนังสือ, ตกแต่งด้วยกิ่งก้านของพืชที่สวยงามบิดเบี้ยวอย่างประณีต ต้นแบบของหลังคือโลงศพของหลุมฝังศพของ Giovanni และ Piero de Medici ซึ่งติดตั้งในโบสถ์ San Lorenzo องค์ประกอบเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในโรงเรียนของ Verrocchio และลักษณะเฉพาะของงานในยุคหลังนั้นดาวินชีคิดใหม่ พวกมันมีชีวิตชีวา ใหญ่โต ถักทออย่างกลมกลืนเป็นองค์ประกอบโดยรวม ดูเหมือนว่าผู้เขียนตั้งเป้าหมายให้ตัวเองโดยยึดตามละครของอาจารย์เป็นพื้นฐานเพื่อเปิดเผยโลกแห่งความสามารถของเขาโดยใช้เทคนิคและวิธีการแสดงออกทางศิลปะของเขาเอง

ปัจจุบัน ภาพวาดรุ่นหนึ่งอยู่ในหอศิลป์อุฟฟิซีในฟลอเรนซ์ องค์ประกอบเวอร์ชันที่สองถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ในปารีส

ภาพวาดของพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ค่อนข้างซับซ้อนกว่ารุ่นก่อนหน้า ที่นี่คุณสามารถเห็นเส้นที่ถูกต้องทางเรขาคณิตของผนังของเชิงเทินหินได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นรูปแบบที่ทำซ้ำโดยม้านั่งที่อยู่ด้านหลังร่างของแมรี่ ภาพที่นำมาให้ชมนี้จัดองค์ประกอบอย่างเหมาะสมและมีเหตุผล เสื้อผ้าของมารีย์และทูตสวรรค์เมื่อเทียบกับรุ่นแรกนั้นมีความชัดเจนและสม่ำเสมอมากกว่า มาเรียก้มหัวลงต่ำ สวมชุดสีน้ำเงินเข้มพร้อมเสื้อคลุมสีฟ้าพาดไหล่ ดูราวกับสิ่งมีชีวิตที่พิสดาร สีเข้มของเครื่องแต่งกายเน้นให้สว่างขึ้นและตัดความขาวของใบหน้าของเธอ ภาพลักษณ์ของทูตสวรรค์ที่นำข่าวดีมาสู่พระแม่มารีไม่แสดงออก กำมะหยี่สีเหลือง เสื้อคลุมสีแดงเข้มที่มีผ้าปิดลงมาอย่างราบรื่นทำให้ภาพลักษณ์ของนางฟ้าใจดีสมบูรณ์แบบ

สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษในองค์ประกอบสุดท้ายคือภูมิทัศน์ที่วาดโดยปรมาจารย์: ปราศจากรูปแบบใด ๆ ต้นไม้ที่เกือบจะมองเห็นได้ชัดเจนซึ่งเติบโตในระยะไกล ท้องฟ้าสีฟ้าใส ภูเขาที่ซ่อนอยู่ด้วยหมอกจาง ๆ ดอกไม้สดใต้เท้าของ นางฟ้า.

ภาพวาด "Saint Jerome" หมายถึงช่วงเวลาการทำงานของ Leonardo da Vinci ในเวิร์กช็อปของ Andrea Verrocchio (ยุคที่เรียกว่า Florentine ในผลงานของศิลปิน) ภาพวาดยังไม่เสร็จ ธีมหลักขององค์ประกอบคือฮีโร่ผู้โดดเดี่ยวคนบาปที่สำนึกผิด ร่างกายของเขาแห้งผากเพราะความหิวโหย อย่างไรก็ตาม การจ้องมองของเขา เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและเจตจำนง เป็นการแสดงออกที่ชัดเจนของความแข็งแกร่งและความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณของบุคคล ในภาพที่ไม่มีการสร้างโดยเลโอนาร์โด เราจะพบความเป็นคู่ ความคลุมเครือในการมองเห็น

ตัวละครในภาพวาดของเขาแสดงออกถึงความหลงใหลและความรู้สึกอันลึกซึ้งในระดับสูงสุดเสมอ

หัวฤๅษีที่ทาสีอย่างเชี่ยวชาญยังเป็นพยานถึงการประพันธ์ของเลโอนาร์โด ไม่ใช่เรื่องปกติที่จะพูดถึงเทคนิคการวาดภาพที่ยอดเยี่ยมและความรู้ของอาจารย์เกี่ยวกับความซับซ้อนของกายวิภาคของร่างกายมนุษย์ แม้ว่าจำเป็นต้องทำการจองเล็กน้อย: ในหลาย ๆ ด้านศิลปินปฏิบัติตามประเพณีของ Andrea del Castagno และ Domenico Veneziano ซึ่งมาจาก Antonio Pollaiolo

ร่างของเจอโรมแสดงออกอย่างผิดปกติ ดูเหมือนว่าฤาษีที่คุกเข่านั้นมุ่งไปข้างหน้าทั้งหมด ด้านขวา
เขาถือก้อนหินไว้ในมืออีกครู่หนึ่ง - และเขาจะทุบหน้าอกตัวเองด้วยมันเฆี่ยนตีร่างกายของเขาและสาปแช่งวิญญาณของเขาสำหรับบาปที่ก่อขึ้น ...

องค์ประกอบของภาพวาดก็น่าสนใจเช่นกัน ดูเหมือนว่าทั้งหมดจะถูกล้อมรอบด้วยเกลียวซึ่งเริ่มต้นด้วยหินต่อด้วยรูปสิงโตซึ่งอยู่ที่เท้าของผู้สำนึกผิดและจบลงด้วยรูปฤาษี

บางทีผลงานวิจิตรศิลป์ชิ้นเอกของโลกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Gioconda ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจคือเมื่อทำงานเกี่ยวกับภาพเหมือนเสร็จแล้วศิลปินก็ไม่ได้มีส่วนร่วมจนกระทั่งเสียชีวิต ต่อมาภาพวาดมาถึงกษัตริย์ฟรานซิสที่ 1 แห่งฝรั่งเศสซึ่งวางไว้ในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์

นักวิชาการด้านศิลปะทุกคนยอมรับว่าภาพนี้วาดขึ้นในปี 1503 อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับต้นแบบของเด็กสาวที่ปรากฎในภาพเหมือน เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป (ประเพณีมาจากนักเขียนชีวประวัติชื่อดังอย่าง Giorgio Vasari) ว่าภาพดังกล่าวแสดงถึงภรรยาของ Francesco di Giocondo ชาวเมืองฟลอเรนซ์ โมนาลิซา

เมื่อดูที่ภาพ เราสามารถพูดด้วยความมั่นใจว่าศิลปินมีความสมบูรณ์แบบในการสร้างภาพลักษณ์ของมนุษย์ ที่นี่อาจารย์ออกจากการแสดงภาพเหมือนที่ยอมรับและแพร่หลายก่อนหน้านี้ Gioconda เขียนบนพื้นหลังสีอ่อนและยิ่งกว่านั้นหันสามในสี่ของเทิร์น สายตาของเธอพุ่งตรงไปที่ผู้ชม - นี่เป็นสิ่งใหม่ในงานศิลปะภาพบุคคลในเวลานั้น ต้องขอบคุณภูมิทัศน์ที่เปิดกว้างด้านหลังหญิงสาว ร่างของหลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ที่ผสานเข้ากับมันอย่างกลมกลืน สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากเทคนิคพิเศษทางศิลปะและภาพที่สร้างขึ้นโดย Leonardo และใช้โดยเขาในงานของเขา - sfumato สาระสำคัญของมันอยู่ที่ความจริงที่ว่าเส้นชั้นความสูงไม่ได้ถูกร่างอย่างชัดเจน พวกมันเบลอ และสิ่งนี้ทำให้เกิดความรู้สึกของการผสมผสาน การแทรกสอดของแต่ละส่วนในองค์ประกอบ

ในภาพบุคคล เทคนิคนี้ (การผสมผสานระหว่างร่างมนุษย์และภูมิทัศน์ธรรมชาติขนาดใหญ่) กลายเป็นวิธีการแสดงออกถึง ความคิดทางปรัชญา: โลกมนุษย์กว้างใหญ่ไพศาลและหลากหลายพอๆ กับโลกธรรมชาติรอบตัวเรา แต่ในทางกลับกัน ธีมหลักของการแต่งเพลงยังสามารถแสดงเป็นความเป็นไปไม่ได้ของความรู้ที่สมบูรณ์เกี่ยวกับโลกธรรมชาติโดยจิตใจของมนุษย์ ด้วยความคิดนี้เองที่นักประวัติศาสตร์ศิลปะหลายคนเชื่อมโยงรอยยิ้มแดกดันที่เยือกแข็งบนริมฝีปากของโมนาลิซา ดูเหมือนว่าเธอจะพูดว่า: "ความพยายามทั้งหมดของบุคคลที่จะรู้จักโลกนั้นไร้ประโยชน์และเปล่าประโยชน์"

ภาพเหมือนของโมนาลิซาตามที่นักประวัติศาสตร์ศิลป์กล่าวคือหนึ่งในความสำเร็จสูงสุดของเลโอนาร์โด ดา วินชี ในนั้นศิลปินสามารถรวบรวมและแสดงความคิดเรื่องความสามัคคีและความยิ่งใหญ่ของโลกได้อย่างเต็มที่แนวคิดเรื่องลำดับความสำคัญของเหตุผลและศิลปะ

มีเกลันเจโล บูโอนาร์โรตี

Michelangelo Buonarroti จิตรกร ประติมากร สถาปนิก และกวีชาวอิตาลี เกิดที่เมือง Caprese ใกล้เมือง Florence เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 1475 Lodovico Buonarroti พ่อของ Michelangelo เป็นนายกเทศมนตรีของเมือง Caprese เขาฝันว่าลูกชายของเขาจะเข้ามาแทนที่เขาในตำแหน่งในไม่ช้า อย่างไรก็ตาม ตรงกันข้ามกับความปรารถนาของพ่อของเขา Michelangelo ตัดสินใจที่จะอุทิศชีวิตให้กับการวาดภาพ

ในปี ค.ศ. 1488 มีเกลันเจโลไปที่ฟลอเรนซ์และเข้าโรงเรียนศิลปะที่นั่น ซึ่งขณะนั้นนำโดยปรมาจารย์ด้านวิจิตรศิลป์ชื่อดัง โดเมนิโก เกอร์ลันไดโอ หนึ่งปีต่อมาในปี ค.ศ. 1489 ศิลปินหนุ่มกำลังทำงานในเวิร์กช็อปที่ก่อตั้งโดย Lorenzo Medici ที่นี่ ชายหนุ่มเรียนรู้การวาดภาพจากศิลปินและประติมากรที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งในสมัยของเขา Bertoldo di Giovanni ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ Donatello ในเวิร์กช็อปนี้ มีเกลันเจโลทำงานร่วมกับแองเจโล โปลิเซียโนและปิโก เดลลา มิรันโดลา ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้าง วิธีการทางศิลปะจิตรกรหนุ่ม. อย่างไรก็ตามงานของ Michelangelo ไม่ได้ถูกปิดในพื้นที่วงกลมของ Lorenzo Medici ความสามารถของเขาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความสนใจของศิลปินได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ วีรภาพผลงานของ Giotto และ Masaccio ผู้ยิ่งใหญ่

ในช่วงครึ่งแรกของยุค 90 ในศตวรรษที่ 15 ประติมากรรมชิ้นแรกที่สร้างโดย Michelangelo ปรากฏขึ้น: "Madonna at the Stairs" และ "Battle of the Centaurs"

ใน "พระแม่มารี" เราสามารถเห็นอิทธิพลของรูปแบบการแสดงศิลปะที่ยอมรับโดยทั่วไปในศิลปะสมัยนั้น ในผลงานของ Michelangelo มีรายละเอียดของตัวเลขพลาสติกเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ที่นี่เราสามารถเห็นเทคนิคเฉพาะตัวของประติมากรรุ่นเยาว์ซึ่งแสดงออกมาในการสร้างภาพลักษณ์ที่สูงส่งและกล้าหาญ

ในความโล่งใจ "Battle of the Centaurs" ไม่มีร่องรอยของอิทธิพลภายนอก งานนี้เป็นงานอิสระชิ้นแรกของอาจารย์ที่มีความสามารถซึ่งแสดงสไตล์ส่วนตัวของเขา ความโล่งใจต่อหน้าผู้ชมในความสมบูรณ์ของเนื้อหามีภาพในตำนานของการต่อสู้ของ Lapiths กับเซนทอร์ ฉากนี้มีความโดดเด่นด้วยละครและความสมจริงที่ไม่ธรรมดา ซึ่งแสดงออกมาโดยรูปร่างพลาสติกที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างแม่นยำ รูปปั้นนี้ถือได้ว่าเป็นเพลงสรรเสริญวีรบุรุษ ความแข็งแกร่งของมนุษย์ และความงาม แม้จะมีความดราม่าในเนื้อเรื่อง แต่องค์ประกอบโดยรวมก็มีความกลมกลืนภายในที่ลึกซึ้ง

นักวิชาการด้านศิลปะถือว่า "การต่อสู้ของเซนทอร์" เป็นจุดเริ่มต้นของงานของมีเกลันเจโล พวกเขากล่าวว่าอัจฉริยะของศิลปินมีต้นกำเนิดมาจากงานนี้ ความโล่งใจซึ่งอ้างถึงผลงานยุคแรก ๆ ของปรมาจารย์เป็นภาพสะท้อนของความร่ำรวยของลักษณะทางศิลปะของมีเกลันเจโล

ตั้งแต่ปี 1495 ถึง 1496 Michelangelo Buonarroti อยู่ใน Bologna ที่นี่เขาได้ทำความคุ้นเคยกับผืนผ้าใบของ Jacopo della Quercia ซึ่งดึงดูดความสนใจของศิลปินหนุ่มด้วยความยิ่งใหญ่ของภาพที่สร้างขึ้น

ในปี ค.ศ. 1496 อาจารย์ได้ตั้งรกรากในกรุงโรมซึ่งเขาได้ศึกษาความเป็นพลาสติกและวิธีการปฏิบัติที่เพิ่งค้นพบ ประติมากรรมโบราณซึ่งได้แก่ "Laocoön" และ "Belvedere Torso" ลักษณะทางศิลปะของประติมากรชาวกรีกโบราณสะท้อนให้เห็นโดย Michelangelo ใน Bacchus

จากปี ค.ศ. 1498 ถึงปี ค.ศ. 1501 ศิลปินทำงานเกี่ยวกับการสร้างกลุ่มหินอ่อนที่เรียกว่า "Pieta" และนำชื่อเสียงมาสู่ Michelangelo ในฐานะหนึ่งในปรมาจารย์คนแรกของอิตาลี ฉากทั้งหมดซึ่งเป็นตัวแทนของคุณแม่ยังสาวร้องไห้ให้กับศพของลูกชายที่ถูกฆ่าของเธอ เต็มไปด้วยความรู้สึกใจบุญสุนทานและความอ่อนโยนที่ไม่ธรรมดา ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ศิลปินเลือกเด็กสาวเป็นนางแบบ - ภาพที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณ

ผลงานของนายน้อยที่แสดงวีรบุรุษในอุดมคตินี้แตกต่างอย่างมากจากประติมากรรมที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 ภาพลักษณ์ของ Michelangelo ลึกซึ้งและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความรู้สึกของความเศร้าโศกเสียใจถูกถ่ายทอดอย่างละเอียดผ่านการแสดงออกพิเศษของใบหน้าของมารดา ตำแหน่งของมือ เรือนร่าง เส้นโค้งซึ่งเน้นด้วยผ้าม่านเนื้อนุ่มของเสื้อผ้า อย่างไรก็ตามภาพหลังนั้นถือได้ว่าเป็นการย้อนกลับไปในการทำงานของอาจารย์: รายละเอียดขององค์ประกอบขององค์ประกอบ (ในกรณีนี้คือรอยพับของชุดและกระโปรงหน้ารถ) เป็นคุณลักษณะเฉพาะ ของศิลปะก่อนยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา องค์ประกอบโดยรวมนั้นแสดงออกอย่างผิดปกติและน่าสมเพชซึ่งเป็นลักษณะเด่นของงานประติมากรรุ่นเยาว์

ในปี ค.ศ. 1501 มีเกลันเจโลซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านประติมากรรมที่มีชื่อเสียงในอิตาลีได้เดินทางไปฟลอเรนซ์อีกครั้ง ที่นี่หินอ่อนของเขา "เดวิด" มิเกลันเจโลแสดงภาพวีรบุรุษหนุ่มที่เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้เท่านั้น รูปปั้นขนาดใหญ่ (ความสูง 5.5 ม.) แสดงออกถึงเจตจำนงที่แข็งแกร่งผิดปกติของบุคคล ความแข็งแกร่งทางกายภาพ และความงามของร่างกายของเขา ภาพลักษณ์ของบุคคลในความคิดของมีเกลันเจโลนั้นคล้ายคลึงกับร่างของไททันยักษ์ในตำนาน เดวิดปรากฏตัวที่นี่ในฐานะศูนย์รวมของแนวคิดเรื่องบุคคลที่สมบูรณ์แบบ แข็งแกร่ง และเป็นอิสระ พร้อมที่จะเอาชนะอุปสรรคใดๆ ในเส้นทางของเขา ความหลงใหลทั้งหมดที่พลุ่งพล่านในจิตวิญญาณของฮีโร่ถูกถ่ายทอดผ่านการหมุนของร่างกายและการแสดงออกบนใบหน้าของเดวิด ซึ่งพูดถึงนิสัยที่แน่วแน่และเด็ดเดี่ยวของเขา

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่รูปปั้นของเดวิดประดับทางเข้า Palazzo Vecchio (อาคารที่ว่าการของเมืองฟลอเรนซ์) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจ ความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ และความเป็นอิสระของนครรัฐ องค์ประกอบทั้งหมดแสดงออกถึงความกลมกลืนของจิตวิญญาณมนุษย์ที่แข็งแกร่งและร่างกายที่แข็งแกร่งไม่แพ้กัน

ในปี ค.ศ. 1501 พร้อมกับรูปปั้นของ David ผลงานชิ้นแรกของอนุสรณ์สถาน (“ Battle of Kashin”) และขาตั้ง (“ Madonna Doni” รูปทรงกลม) ปรากฏขึ้น หลังนี้ถูกเก็บไว้ใน Uffizi Gallery ในฟลอเรนซ์

ในปี 1505 มีเกลันเจโลกลับมายังกรุงโรม ที่นี่เขากำลังทำงานเกี่ยวกับการสร้างหลุมฝังศพของ Pope Julius II ตามแผน หลุมฝังศพควรจะเป็นโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งรอบๆ จะมีรูปปั้น 40 รูปแกะสลักจากหินอ่อนและสีบรอนซ์นูน อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นไม่นาน Pope Julius II ก็ปฏิเสธคำสั่งของเขา และแผนการอันยิ่งใหญ่ของ Michelangelo ก็ไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นจริง แหล่งข่าวให้การว่าลูกค้าปฏิบัติต่อนายค่อนข้างหยาบคาย อันเป็นผลมาจากการที่เขาตัดสินใจออกจากเมืองหลวงและกลับไปที่ฟลอเรนซ์อีกครั้ง

อย่างไรก็ตามทางการฟลอเรนซ์ได้เกลี้ยกล่อมประติมากรชื่อดังให้สงบศึกกับสมเด็จพระสันตะปาปา ในไม่ช้าเขาก็หันไปหา Michelangelo พร้อมข้อเสนอใหม่ - เพื่อตกแต่งเพดานของ Sistine Chapel อาจารย์ผู้ซึ่งคิดว่าตัวเองเป็นประติมากรเป็นหลัก ยอมรับคำสั่งอย่างไม่เต็มใจ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ เขาได้สร้างผืนผ้าใบที่ยังคงเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกของโลกที่ได้รับการยอมรับและทิ้งความทรงจำของจิตรกรไว้หลายชั่วอายุคน

ควรสังเกตว่ามีเกลันเจโลทำงานทาสีเพดานซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 600 ตารางเมตร ม. ม. คนเดียวโดยสมบูรณ์โดยไม่มีผู้ช่วย อย่างไรก็ตาม สี่ปีต่อมา ปูนเปียกก็เสร็จสมบูรณ์

พื้นผิวทั้งหมดของเพดานสำหรับการทาสีแบ่งออกเป็นหลายส่วน สถานที่กลางถูกครอบครองโดยเก้าฉากที่แสดงถึงการสร้างโลกรวมถึงชีวิตของผู้คนกลุ่มแรก ในมุมของแต่ละฉากดังกล่าวมีร่างของเยาวชนที่เปลือยเปล่า ทางด้านซ้ายและขวาขององค์ประกอบนี้มีภาพเฟรสโกที่มีภาพผู้เผยพระวจนะเจ็ดคนและผู้ทำนายห้าคน เพดาน ซุ้มประตูโค้ง และระแนงไม้ประดับด้วยฉากในพระคัมภีร์ไบเบิลแต่ละฉาก ควรสังเกตว่าร่างของมีเกลันเจโลมีขนาดต่างกัน เทคนิคพิเศษนี้ช่วยให้ผู้เขียนมุ่งความสนใจของผู้ชมไปที่ตอนและภาพที่สำคัญที่สุด

จนถึงขณะนี้ นักประวัติศาสตร์ศิลปะยังคงงงงวยกับปัญหานี้ แนวคิดเชิงอุดมการณ์จิตรกรรมฝาผนัง ความจริงก็คือแผนการทั้งหมดที่ทำขึ้นนั้นเขียนขึ้นโดยละเมิดลำดับตรรกะของการพัฒนาโครงเรื่องในพระคัมภีร์ ตัวอย่างเช่น ภาพวาด "ความมึนเมาของโนอาห์" นำหน้าองค์ประกอบ "การแยกแสงจากความมืด" แม้ว่ามันควรจะเป็นตรงกันข้าม อย่างไรก็ตามพล็อตที่กระจัดกระจายไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทักษะทางศิลปะของจิตรกร เห็นได้ชัดว่ามันยังคงสำคัญกว่าสำหรับศิลปินที่จะไม่เปิดเผยเนื้อหาของเรื่องเล่า แต่อีกครั้ง (เช่นเดียวกับรูปปั้นของเดวิด) เพื่อแสดงความกลมกลืนของจิตวิญญาณที่สวยงามและสูงส่งของบุคคลและร่างกายที่แข็งแรงและทรงพลังของเขา
สิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากภาพของผู้อาวุโสที่เหมือนไททันของ Sabaoth (ภาพเฟรสโก "การสร้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์") ซึ่งเป็นผู้สร้างผู้ทรงคุณวุฒิ

ในจิตรกรรมฝาผนังเกือบทั้งหมดที่บอกเล่าเกี่ยวกับการสร้างโลกชายร่างยักษ์ปรากฏตัวต่อหน้าผู้ชมซึ่งตามคำร้องขอของผู้สร้างชีวิตความมุ่งมั่นความแข็งแกร่งและจะตื่นขึ้น แนวคิดเรื่องอิสรภาพไหลผ่านภาพวาด "The Fall" ซึ่งอีฟเอื้อมมือไปหยิบผลไม้ต้องห้ามราวกับท้าทายโชคชะตา แสดงออกถึงความปรารถนาอันแน่วแน่ต่ออิสรภาพ ภาพของปูนเปียก "The Flood" นั้นเต็มไปด้วยความไม่ยืดหยุ่นและความกระหายที่จะมีชีวิตเหมือนกัน วีรบุรุษที่เชื่อในความต่อเนื่องของชีวิตและชนิด

รูปภาพของ Sibyls และผู้เผยพระวจนะนั้นแสดงโดยรูปร่างของผู้คนซึ่งแสดงถึงความรู้สึกที่แข็งแกร่งและบุคลิกลักษณะที่สดใสของตัวละคร โยเอลผู้ฉลาดอยู่ที่นี่ตรงกันข้ามกับเอเสเคียลผู้สิ้นหวัง ผู้ชมรู้สึกทึ่งกับภาพของอิสยาห์ที่ได้รับการฟื้นฟูทางจิตวิญญาณและภาพที่สวยงามซึ่งแสดงในช่วงเวลาของการทำนาย Delphic Sibyl ที่มีดวงตาใสขนาดใหญ่

ข้างต้นสิ่งที่น่าสมเพชและความยิ่งใหญ่ของภาพที่สร้างโดย Michelangelo ได้รับการบันทึกไว้มากกว่าหนึ่งครั้ง ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจก็คือแม้แต่สิ่งที่เรียกว่า ตัวเลขเสริมได้รับการมอบให้โดยอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับตัวละครหลัก ภาพของชายหนุ่มที่อยู่ตามมุมของภาพวาดแต่ละภาพเป็นศูนย์รวมของความสุขในชีวิตที่บุคคลได้รับและจิตสำนึกของความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณและร่างกายของเขาเอง

นักประวัติศาสตร์ศิลป์พิจารณาอย่างถูกต้องว่าภาพวาดของโบสถ์น้อยซิสทีนเป็นผลงานที่เติมเต็มช่วงเวลาแห่งการพัฒนาสร้างสรรค์ของมีเกลันเจโล ที่นี่อาจารย์แบ่งเพดานได้สำเร็จแม้จะมีวิชาที่หลากหลาย แต่ปูนเปียกโดยรวมก็ให้ความรู้สึกที่กลมกลืนและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของภาพที่ศิลปินสร้างขึ้น

ตลอดเวลาที่ไมเคิลแองเจโลทำงานบนปูนเปียก วิธีการทางศิลปะของปรมาจารย์ค่อยๆ เปลี่ยนไป อักขระในภายหลังจะแสดงให้ใหญ่ขึ้น - สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความยิ่งใหญ่ได้อย่างมาก นอกจากนี้ขนาดของภาพดังกล่าวยังนำไปสู่ความจริงที่ว่าพลาสติกของตัวเลขมีความซับซ้อนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ส่งผลต่อความชัดเจนของภาพ บางทีที่นี่อาจแสดงความสามารถของประติมากรมากกว่าที่อื่นซึ่งสามารถถ่ายทอดการเคลื่อนไหวของร่างมนุษย์ได้อย่างละเอียด เราได้รับความประทับใจว่าภาพวาดไม่ได้วาดด้วยสี แต่เป็นภาพนูนสามมิติที่หล่อขึ้นอย่างชำนาญ

ลักษณะของจิตรกรรมฝาผนังในส่วนต่าง ๆ ของเพดานจะแตกต่างกัน หากส่วนกลางแสดงอารมณ์ที่มองโลกในแง่ดีที่สุด ในห้องโค้งจะมีภาพที่แสดงถึงความรู้สึกมืดมนทุกเฉดสี: ความสงบ ความโศกเศร้า และความวิตกกังวลจะถูกแทนที่ด้วยความสับสนและความมึนงง

การตีความภาพของบรรพบุรุษของพระคริสต์ที่นำเสนอโดย Michelangelo ก็น่าสนใจเช่นกัน บางคนแสดงความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในทางตรงกันข้าม คนอื่นๆ เต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทและความเกลียดชังซึ่งกันและกัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับวีรบุรุษในพระคัมภีร์ไบเบิลที่ได้รับเรียกให้นำแสงสว่างและความดีงามมาสู่โลก นักประวัติศาสตร์ศิลปะถือว่าภาพวาดของโบสถ์ในภายหลังเป็นการแสดงวิธีการทางศิลปะแบบใหม่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาใหม่เชิงคุณภาพในผลงานของจิตรกรชื่อดัง

ในยุค 20 ในศตวรรษที่ 16 ผลงานของ Michelangelo ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อประดับหลุมฝังศพของ Pope Julius II ปรากฏขึ้น คำสั่งสำหรับการก่อสร้างหลังได้รับจากประติมากรที่มีชื่อเสียงจากทายาทของสมเด็จพระสันตะปาปา ในเวอร์ชันนี้ หลุมฝังศพควรจะมีขนาดเล็กลงเล็กน้อยโดยมีจำนวนรูปปั้นขั้นต่ำ ในไม่ช้าเจ้านายก็เสร็จสิ้นงานประติมากรรมสามชิ้น: รูปปั้นของทาสสองคนและโมเสส

มีเกลันเจโลสร้างภาพเชลยตั้งแต่ปี 1513 ธีมหลักจากงานนี้กลายเป็นคนที่ต่อสู้กับกองกำลังที่เป็นศัตรูกับเขา ที่นี่ ร่างวีรบุรุษที่ได้รับชัยชนะจะถูกแทนที่ด้วยตัวละครที่ตายในการต่อสู้กับความชั่วร้ายอย่างไม่เท่าเทียมกัน ยิ่งกว่านั้นภาพเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้เป้าหมายและงานใดงานหนึ่งของศิลปิน แต่เป็นตัวแทนของอารมณ์และความรู้สึกที่ผสมผสานกัน

ความเก่งกาจของภาพนั้นแสดงออกด้วยความช่วยเหลือของวิธีการทางศิลปะและภาพที่อาจารย์ใช้ หากจนถึงเวลานั้น Michelangelo พยายามที่จะแสดงรูปร่างหรือกลุ่มประติมากรรมจากด้านหนึ่ง ตอนนี้ภาพที่ศิลปินสร้างขึ้นจะกลายเป็นพลาสติกและเปลี่ยนไป ขึ้นอยู่กับด้านใดของรูปปั้นที่ผู้ชมอยู่ มันต้องใช้โครงร่างบางอย่างในขณะที่ปัญหานี้หรือปัญหานั้นถูกทำให้เฉียบคมขึ้น

ภาพประกอบข้างต้นสามารถใช้เป็น "นักโทษที่ถูกผูกมัด" ดังนั้น หากผู้ชมเดินไปรอบ ๆ ประติมากรรมในทิศทางตามเข็มนาฬิกา เขาจะเห็นสิ่งต่อไปนี้ได้ง่าย ประการแรก ร่างของเชลยที่ถูกมัดโดยที่ศีรษะของเขาถูกโยนไปด้านหลังและร่างกายที่ทำอะไรไม่ถูกแสดงถึงความทุกข์ทรมานอย่างไร้มนุษยธรรมจากจิตสำนึกของความไร้สมรรถภาพของเขาเอง ความอ่อนแอของจิตวิญญาณและร่างกายของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเลื่อนไปรอบๆ ประติมากรรม ภาพจะเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด ความอ่อนแอในอดีตของนักโทษหายไป กล้ามเนื้อของเขาเต็มไปด้วยพละกำลัง ศีรษะของเขาเชิดขึ้นอย่างภาคภูมิ และตอนนี้ก่อนที่ผู้ชมจะไม่ได้เป็นผู้พลีชีพที่เหนื่อยล้าอีกต่อไป แต่เป็นร่างที่ทรงพลังของฮีโร่ไททันซึ่งกลายเป็นผู้ถูกใส่กุญแจมือโดยอุบัติเหตุที่ไร้สาระ ดูเหมือนว่าอีกสักครู่ - และโซ่ตรวนจะหัก อย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้น ผู้ชมจะเห็นว่าร่างกายมนุษย์อ่อนแอลงอีกครั้งอย่างไร หัวของเขาจมลง และที่นี่อีกครั้งที่เรามีนักโทษที่น่าสังเวช ยอมจำนนต่อชะตากรรมของเขา

ความแปรปรวนเดียวกันนี้สามารถตรวจสอบได้ในรูปปั้น "The Dying Prisoner" ในขณะที่คุณดำเนินไป ผู้ชมจะเห็นว่าร่างกายที่เต้นด้วยความเจ็บปวดค่อยๆ สงบลงและมึนงงอย่างไร ทำให้นึกถึงความสงบและความเงียบสงบชั่วนิรันดร์

ประติมากรรมของเชลยมีการแสดงออกที่ผิดปกติซึ่งสร้างขึ้นเนื่องจากการถ่ายโอนความเป็นพลาสติกของการเคลื่อนไหวของตัวเลขที่เหมือนจริง พวกเขามีชีวิตขึ้นมาต่อหน้าต่อตาผู้ชม ในแง่ของพลังแห่งการประหารชีวิต รูปปั้นของเชลยสามารถเปรียบเทียบได้กับประติมากรรมยุคแรกสุดของปรมาจารย์ - "Battle of the Centaurs"

รูปปั้นของโมเสสซึ่งแตกต่างจากเชลยมีลักษณะค่อนข้าง จำกัด แต่ก็ไม่แสดงออก ที่นี่ Michelangelo อ้างถึงการสร้างภาพลักษณ์ของฮีโร่มนุษย์ไททานิคอีกครั้ง ร่างของโมเสสเป็นศูนย์รวมของผู้นำ, ผู้นำ, คนที่มีเจตจำนงที่แข็งแกร่งผิดปกติ แก่นแท้ของเขาได้รับการเปิดเผยอย่างเต็มที่ที่สุดเมื่อเทียบกับดาวิด หากหลังเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นใจในความแข็งแกร่งและการอยู่ยงคงกระพันโมเสสในที่นี้คือตัวตนของแนวคิดที่ว่าชัยชนะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ความตึงเครียดทางจิตวิญญาณของฮีโร่นี้ถ่ายทอดโดยอาจารย์ไม่เพียง แต่ผ่านการแสดงออกที่น่าเกรงขามบนใบหน้าของเขาเท่านั้น แต่ยังได้รับความช่วยเหลือจากความเป็นพลาสติกของร่าง: เส้นพับของเสื้อผ้าที่หักเหอย่างรวดเร็ว, เคราของโมเสสที่หงายขึ้น .

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1519 มีเกลันเจโลได้สร้างรูปปั้นเชลยเพิ่มอีกสี่ตัว อย่างไรก็ตาม พวกเขายังไม่เสร็จ ต่อจากนั้นพวกเขาตกแต่งถ้ำในสวน Boboli ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฟลอเรนซ์ ปัจจุบันรูปปั้นเหล่านี้ถูกเก็บไว้ใน Florentine Academy ในงานเหล่านี้ ธีมใหม่สำหรับ Michelangelo ปรากฏขึ้น: ความเชื่อมโยงระหว่างรูปแกะสลักและก้อนหินที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูล ประติมากรนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับจุดประสงค์หลักของศิลปินที่นี่: เพื่อปลดปล่อยภาพจากโซ่ตรวนหิน เนื่องจากประติมากรรมกลายเป็นงานที่ยังไม่เสร็จและชิ้นส่วนหินดิบมองเห็นได้ชัดเจนในส่วนล่าง ผู้ชมจึงสามารถมองเห็นกระบวนการทั้งหมดในการสร้างภาพได้ นี่คือการแสดงความขัดแย้งทางศิลปะใหม่: มนุษย์และโลกรอบตัวเขา ยิ่งกว่านั้นความขัดแย้งนี้ไม่ได้รับการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของบุคคล ความรู้สึกและความสนใจทั้งหมดของเขาถูกระงับโดยสภาพแวดล้อม

ภาพวาดของโบสถ์เมดิชีในฟลอเรนซ์เป็นผลงานที่เป็นจุดสิ้นสุดของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาระดับสูง และในขณะเดียวกันก็เป็นเวทีใหม่ในผลงานของมีเกลันเจโล งานนี้ดำเนินการเป็นเวลา 15 ปีตั้งแต่ปี 1520 ถึง 1534 บางครั้งศิลปินถูกบังคับให้หยุดงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในอิตาลี ในปี ค.ศ. 1527 เพื่อตอบสนองต่อความพ่ายแพ้ของกรุงโรม ฟลอเรนซ์ได้ประกาศตนเป็นสาธารณรัฐ

มีเกลันเจโลในฐานะผู้สนับสนุนระบบรัฐของสาธารณรัฐได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสร้างป้อมปราการและมีส่วนร่วมอย่างมากในการป้องกันเมือง เมื่อฟลอเรนซ์ล้มลงและเมดิชิกลับมามีอำนาจอีกครั้ง ภัยคุกคามร้ายแรงถึงความตายปรากฏขึ้นเหนือศิลปินชื่อดัง และตอนนี้ยังเป็นนักการเมืองด้วย ความรอดมาโดยไม่คาดคิด สมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่ 7 เมดิชี เป็นคนหยิ่งยโสและไร้สาระ แสดงความปรารถนาที่จะทิ้งความทรงจำของตัวเองและญาติของเขาไว้ให้ลูกหลาน จะมีใครอีกนอกจากมีเกลันเจโล ผู้มีชื่อเสียงในด้านศิลปะการเขียน รูปภาพที่ยอดเยี่ยมและทำปฏิสัมภิทาเป็นเลิศจะทำได้หรือไม่?

ดังนั้นงานก่อสร้างโบสถ์ Medici จึงกลับมาทำงานต่อ หลังนี้เป็นอาคารขนาดเล็กที่มีกำแพงสูงมีโดมอยู่ด้านบน มีสุสานสองแห่งในโบสถ์: Dukes Giuliano of Nemours และ Lorenzo of Urbino ตั้งอยู่ตามผนัง ที่ผนังด้านที่สาม ตรงข้ามแท่นบูชา มีรูปปั้นพระแม่มารี ด้านซ้ายและด้านขวาเป็นรูปสลักของ Saints Cosmas และ Damian เป็นที่ทราบกันดีว่าพวกเขาสร้างโดยลูกศิษย์ของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ นักวิจัยเสนอว่ารูปปั้นของอพอลโล (อีกชื่อหนึ่งคือเดวิด) และเด็กหมอบถูกสร้างขึ้นสำหรับสุสานเมดิชิสำหรับหลุมฝังศพเมดิชิ

ถัดจากประติมากรรมของดุ๊กซึ่งไม่มีความคล้ายคลึงกับต้นแบบภายนอก ตัวเลขเชิงเปรียบเทียบถูกวางไว้: "เช้า", "วัน", "เย็น" และ "กลางคืน" พวกเขาถูกนำเสนอที่นี่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความไม่ยั่งยืนของเวลาบนโลกและชีวิตมนุษย์ รูปปั้นที่ตั้งอยู่ในซอกหลืบทำให้เกิดความรู้สึกหดหู่ใจ การมาของสิ่งที่น่ากลัวและน่าเกรงขามที่ใกล้เข้ามา ตัวเลขเชิงปริมาตรดยุคซึ่งถูกบดขยี้จากทุกด้านด้วยกำแพงหิน แสดงให้เห็นถึงความแตกแยกทางจิตวิญญาณและความว่างเปล่าภายในของภาพ

สิ่งที่กลมกลืนกันมากที่สุดในชุดนี้คือภาพของมาดอนน่า การแสดงออกที่ไม่ธรรมดาและเต็มไปด้วยเนื้อร้อง มันไม่คลุมเครือและไม่ถูกกดดันด้วยบทที่หม่นหมอง

โบสถ์ Medici มีความสนใจเป็นพิเศษจากมุมมองของความสามัคคีทางศิลปะของรูปแบบสถาปัตยกรรมและประติมากรรม เส้นสายของอาคารและรูปปั้นนั้นด้อยกว่าแนวคิดของศิลปิน โบสถ์เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการสังเคราะห์และความกลมกลืนของปฏิสัมพันธ์ของสองศิลปะ - ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม ซึ่งส่วนหนึ่งของส่วนเสริมและพัฒนาความหมายขององค์ประกอบของอีกส่วนอย่างกลมกลืน

จากปี ค.ศ. 1534 มีเกลันเจโลออกจากฟลอเรนซ์และตั้งรกรากที่กรุงโรมซึ่งเขาอยู่ที่นั่นจนกระทั่งสิ้นอายุขัย ยุคโรมันของผลงานของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ผ่านไปในเงื่อนไขของการต่อสู้ของเคาน์เตอร์ปฏิรูปกับความคิดที่ร้องโดยนักเขียน จิตรกร และประติมากรแห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา งานในยุคหลังกำลังถูกแทนที่ด้วยศิลปะของนักมารยาท

ในกรุงโรม มีเกลันเจโลใกล้ชิดกับผู้คนที่ประกอบกันเป็นแวดวงศาสนาและปรัชญา นำโดยวิตตอเรีย โคลอนนา กวีชาวอิตาลีที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น อย่างไรก็ตาม ในวัยหนุ่ม ความคิดและความคิดของมีเกลันเจโลนั้นห่างไกลจากสิ่งที่วนเวียนอยู่ในหัวของแวดวง ในความเป็นจริง อาจารย์อาศัยและทำงานในกรุงโรมในสภาพแวดล้อมของความเข้าใจผิดและความเหงาทางวิญญาณ

ในเวลานี้ (ค.ศ. 1535-1541) ภาพเฟรสโกการพิพากษาครั้งสุดท้ายปรากฏขึ้นซึ่งประดับผนังแท่นบูชาของโบสถ์น้อยซิสทีน

เรื่องราวในพระคัมภีร์ที่นี่ได้รับการพิจารณาใหม่โดยผู้เขียน ผู้ชมมองว่าภาพการพิพากษาครั้งสุดท้ายไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่ดี ชัยชนะแห่งความยุติธรรมสูงสุด แต่เป็นโศกนาฏกรรมสากลของการเสียชีวิตของทั้งครอบครัว เช่น วันสิ้นโลก ผู้คนจำนวนมากช่วยเสริมความดราม่าขององค์ประกอบ

ลักษณะองค์ประกอบของภาพสอดคล้องกับงานของศิลปินอย่างเต็มที่ - เพื่อแสดงบุคคลที่หายไปในมวลรวม ต้องขอบคุณการตัดสินใจเกี่ยวกับภาพศิลปะนี้ ผู้ชมมีความรู้สึกโดดเดี่ยวในโลกนี้และไร้อำนาจเมื่อเผชิญกับกองกำลังที่เป็นศัตรูซึ่งไม่มีประเด็นในการต่อสู้ บันทึกที่น่าสลดใจได้รับเสียงที่เสียดแทงมากขึ้นเช่นกันเพราะอาจารย์ไม่มีภาพลักษณ์ที่เป็นเอกเทศของกลุ่มคน (เนื่องจากจะถูกนำเสนอบนผืนผ้าใบของศิลปินในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาตอนปลาย) แต่ละคนมีชีวิตของตัวเอง อย่างไรก็ตามข้อดีที่ไม่ต้องสงสัยของจิตรกรนั้นสามารถพิจารณาได้ว่าเขาแสดงให้เห็นมวลมนุษย์แม้ว่าจะยังไม่ต่อเนื่องกัน แต่ก็ไม่มีตัวตนอีกต่อไป

ใน The Last Judgement มีเกลันเจโลนำเสนอเทคนิคการแสดงสีที่แสดงออกอย่างไม่ธรรมดา ความแตกต่างของร่างเปลือยเปล่าสีอ่อนกับท้องฟ้าสีดำและสีน้ำเงินเข้มช่วยเพิ่มความประทับใจให้กับความตึงเครียดและความหดหู่ใจในองค์ประกอบภาพ

มีเกลันเจโล. การตัดสินที่แย่มาก ปูนเปียกในโบสถ์ Sistine ในวาติกัน ชิ้นส่วน 1535-1541

ในช่วงปี ค.ศ. 1542 ถึงปี ค.ศ. 1550 มีเกลันเจโลกำลังวาดภาพผนังของโบสถ์เปาลีนาในนครวาติกัน จิตรกรผู้ยิ่งใหญ่วาดภาพเฟรสโก 2 ภาพ โดยภาพหนึ่งเรียกว่า "การกลับใจใหม่ของเปาโล" และอีกภาพคือ "การตรึงกางเขนของเปโตร" ในช่วงหลังในตัวละครที่เฝ้าดูการประหารชีวิตของปีเตอร์แนวคิดเรื่องความยินยอมโดยปริยายความเฉยเมยและการเชื่อฟังของบุคคลต่อชะตากรรมของเขานั้นถูกนำเสนออย่างเต็มที่ ผู้คนไม่มีความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจที่จะต่อต้านความรุนแรงและความชั่วร้าย

ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1530 มีรูปปั้นอีกชิ้นของ Michelangelo - รูปปั้นครึ่งตัวของ Brutus งานนี้ทำหน้าที่เป็นการตอบสนองจากปรมาจารย์ที่มีชื่อเสียงต่อการสังหาร Duke Alessandro de Medici ผู้เผด็จการซึ่งกระทำโดย Lorenzo ญาติของเขา โดยไม่คำนึงถึงแรงจูงใจที่แท้จริง การกระทำอย่างหลังได้รับการต้อนรับอย่างยินดีจากศิลปิน ผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกัน สิ่งที่น่าสมเพชของพลเรือนนั้นเต็มไปด้วยภาพลักษณ์ของบรูตัสซึ่งเป็นตัวแทนของเจ้านายผู้สูงศักดิ์ หยิ่งยโส เป็นอิสระ เป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดสูงและมีจิตใจที่อบอุ่น ที่นี่ดูเหมือนว่า Michelangelo จะกลับไปที่ภาพ คนที่สมบูรณ์แบบมีคุณสมบัติทางจิตวิญญาณและสติปัญญาสูง

ปีสุดท้ายของงานของมีเกลันเจโลผ่านไปในบรรยากาศของการสูญเสียเพื่อนและญาติ และปฏิกิริยาของสาธารณชนที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้น นวัตกรรมของนักปฏิรูปที่ต่อต้านไม่สามารถส่งผลกระทบต่อผลงานของปรมาจารย์ซึ่งแสดงความคิดที่ก้าวหน้าที่สุดของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา: มนุษยนิยม, ความรักในอิสรภาพ, การกบฏต่อโชคชะตา พอจะกล่าวได้ว่าโดยการตัดสินใจของ Paul IV Caraffa หนึ่งในผู้ชื่นชมอย่างรุนแรงต่อการปฏิรูปเคาน์เตอร์ จิตรกรชื่อดังได้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ Last Judgement สมเด็จพระสันตะปาปาพิจารณาร่างเปลือยอนาจารที่ปรากฎในปูนเปียกของผู้คน ตามคำสั่งของเขา Daniele da Volterra ลูกศิษย์ของ Michelangelo ได้ซ่อนภาพที่เปลือยเปล่าของภาพของ Michelangelo ด้วยผ้าม่าน

อารมณ์ที่มืดมนและเจ็บปวดของความเหงาและการพังทลายของความหวังทั้งหมดตื้นตันใจ ผลงานล่าสุด Michelangelo - ภาพวาดและประติมากรรมชุดหนึ่ง เป็นงานเหล่านี้ที่สะท้อนถึงความขัดแย้งภายในของปรมาจารย์ที่ได้รับการยอมรับอย่างชัดเจนที่สุด

ดังนั้นพระเยซูคริสต์ใน "Pieta" จาก Palestrina จึงถูกนำเสนอในฐานะวีรบุรุษซึ่งแตกสลายภายใต้การโจมตีของกองกำลังภายนอก ภาพเดียวกันใน "Pieta" ("The Entombment") จากมหาวิหารฟลอเรนซ์นั้นดูธรรมดาและมีความเป็นมนุษย์มากกว่า มันไม่ใช่ไททันอีกต่อไป ปรากฎว่ามีความสำคัญมากกว่าสำหรับศิลปินในการแสดงความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณอารมณ์และประสบการณ์ของตัวละครที่นี่

รูปทรงที่แตกสลายของพระศพของพระคริสต์ ภาพพระมารดาที่ก้มกราบพระศพของพระราชโอรส นิโคเดมัสลดพระวรกายลง
พระเยซูเสด็จสู่หลุมฝังศพ - ทุกอย่างอยู่ภายใต้งานเดียว: เพื่ออธิบายประสบการณ์ของมนุษย์อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้จริง
ข้อดีของงานเหล่านี้คือการเอาชนะความแตกแยกของภาพ บุคคลในภาพมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจอย่างสุดซึ้งและความขมขื่นของการสูญเสีย เทคนิคของมีเกลันเจโลนี้ได้รับการพัฒนาในขั้นต่อไปในการก่อร่างสร้างงานศิลปะของอิตาลีในผลงานของศิลปินและประติมากรในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาตอนปลาย

จุดสุดยอดของงานชิ้นสุดท้ายของมีเกลันเจโลถือได้ว่าเป็นประติมากรรม ซึ่งต่อมาเรียกว่าปิเอตา รอนดานินี ภาพที่แสดงที่นี่ถูกนำเสนอเป็นศูนย์รวมของความอ่อนโยน จิตวิญญาณ ความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้ง และความโศกเศร้า ที่นี่ธีมของความเหงาของมนุษย์ในโลกที่มีผู้คนมากมายฟังดูรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม

ลวดลายเดียวกันนี้สะท้อนอยู่ในงานกราฟิกของปรมาจารย์ผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งถือว่าการวาดเป็นหลักการพื้นฐานของประติมากรรม จิตรกรรม และสถาปัตยกรรม

ภาพของผลงานกราฟิกของ Michelangelo ไม่แตกต่างจากวีรบุรุษในผลงานชิ้นเอกของเขา: วีรบุรุษไททันผู้ยิ่งใหญ่คนเดียวกันนี้ถูกนำเสนอที่นี่ ในช่วงสุดท้ายของความคิดสร้างสรรค์ มีเกลันเจโลหันมาใช้การวาดภาพในฐานะศิลปะและทัศนศิลป์ที่เป็นอิสระ ดังนั้นในช่วงทศวรรษที่ 30-40 การปรากฏตัวขององค์ประกอบที่โดดเด่นและแสดงออกอย่างชัดเจนที่สุดของปรมาจารย์เป็นของศตวรรษที่ 16 เช่น: "The Fall of Phaeton" และ "The Resurrection of Christ"

วิวัฒนาการของวิธีการทางศิลปะของอาจารย์นั้นติดตามได้ง่ายจากตัวอย่างงานกราฟิก หากภาพวาดแรกที่วาดด้วยปากกามีภาพที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงซึ่งมีโครงร่างที่ค่อนข้างคมชัด ภาพต่อมาจะคลุมเครือและนุ่มนวลมากขึ้น ความสว่างนี้ถูกสร้างขึ้นเนื่องจากศิลปินใช้ดินสอที่ร่าเริงหรือดินสออิตาลีด้วยความช่วยเหลือซึ่งสร้างเส้นที่บางและละเอียดอ่อนขึ้น

อย่างไรก็ตาม งานชิ้นสุดท้ายของมีเกลันเจโลไม่เพียงถูกทำเครื่องหมายด้วยวิธีที่สิ้นหวังอย่างน่าเศร้าเท่านั้น โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงยุคนี้ ดูเหมือนจะสืบสานประเพณีของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ของเขาและกลุ่มสถาปัตยกรรมของศาลากลางในกรุงโรมเป็นศูนย์รวมของแนวคิดยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของมนุษยนิยมสูง

Michelangelo Buonarroti เสียชีวิตในกรุงโรมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1564 ร่างของเขาถูกนำออกจากเมืองหลวงและส่งไปยังฟลอเรนซ์ด้วยความมั่นใจอย่างยิ่ง ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ถูกฝังอยู่ในโบสถ์ซานตาโครเช

ผลงานของปรมาจารย์ด้านจิตรกรรมและประติมากรรมมีบทบาทสำคัญในการก่อตัวและพัฒนาวิธีการทางศิลปะของผู้ติดตามหลายคนของมีเกลันเจโล ในหมู่พวกเขาคือราฟาเอลนักมารยาทศาสตร์ซึ่งมักจะคัดลอกลายเส้นของภาพที่จิตรกรชื่อดังสร้างขึ้น ศิลปะของ Michelangelo มีความสำคัญไม่น้อยสำหรับตัวแทนของยุคบาโรก อย่างไรก็ตามหากจะกล่าวว่าภาพพิสดาร (บุคคลที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ใช่ด้วยแรงกระตุ้นภายใน แต่โดยแรงภายนอก) นั้นคล้ายคลึงกับวีรบุรุษของ Michelangelo โดยยกย่องมนุษยนิยมเจตจำนงและ กำลังภายในคนจะผิด

ราฟาเอล สันติ

Rafael Santi เกิดในเมืองเล็ก ๆ ของ Urbino ในปี 1483 ไม่สามารถระบุวันเดือนปีเกิดที่แน่นอนของจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ได้ ตามแหล่งข่าว เขาเกิดวันที่ 26 หรือ 28 มีนาคม นักวิชาการคนอื่นๆ อ้างว่าวันเกิดของราฟาเอลคือวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1483

ในตอนท้ายของศตวรรษที่ 15 Urbino กลายเป็นหนึ่งในที่ใหญ่ที่สุด ศูนย์วัฒนธรรมประเทศ. ผู้เขียนชีวประวัติแนะนำให้ราฟาเอลเรียนกับจิโอวานนี่ สันติ บิดาของเขา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1495 ชายหนุ่มได้ทำงานในเวิร์กช็อปศิลปะของ Timoteo della Vite ปรมาจารย์ชาวเออร์บิโน

ผลงานชิ้นแรกสุดที่ยังหลงเหลืออยู่ของราฟาเอลถือเป็นผลงานย่อส่วน “ความฝันของอัศวิน” และ “พระคุณสามประการ” ในงานเหล่านี้แล้ว อุดมคติที่เห็นอกเห็นใจซึ่งสั่งสอนโดยปรมาจารย์แห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยานั้นสะท้อนให้เห็นอย่างเต็มที่

ใน "ความฝันของอัศวิน" มีการคิดทบทวนธีมในตำนานของเฮอร์คิวลีสโดยต้องเลือก: ความกล้าหาญหรือความสุข .. ราฟาเอลพรรณนาเฮอร์คิวลีสว่าเป็นอัศวินหนุ่มที่หลับใหล ต่อหน้าเขาคือหญิงสาวสองคน คนหนึ่งถือหนังสือและดาบในมือ (สัญลักษณ์แห่งความรู้ ความกล้าหาญ และ ความสามารถของอาวุธ) อีกอัน - มีกิ่งก้านดอกซึ่งแสดงถึงความสุขและความเพลิดเพลิน องค์ประกอบทั้งหมดถูกวางไว้บนฉากหลังของภูมิทัศน์ที่สวยงาม

"Three Graces" นำเสนอภาพโบราณอีกครั้งซึ่งถ่ายจากจี้กรีกโบราณ (ภาพบนหินมีค่าหรือกึ่งสังเคราะห์)

แม้จะมีข้อเท็จจริงที่ว่าผลงานชิ้นแรก ๆ ของศิลปินรุ่นเยาว์มีการยืมเงินมากมาย แต่ความแตกต่างที่สร้างสรรค์ของผู้เขียนก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วที่นี่ มันแสดงออกในบทกวีของภาพ, การจัดจังหวะพิเศษของงาน, ความนุ่มนวลของเส้นที่สร้างตัวเลข ในฐานะศิลปินแห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการสูงความกลมกลืนที่ไม่ธรรมดาของภาพวาดลักษณะเฉพาะของงานยุคแรก ๆ ของราฟาเอลรวมถึงความชัดเจนและความคมชัดขององค์ประกอบเป็นสิ่งที่พูดถึงศิลปิน

ในปี ค.ศ. 1500 ราฟาเอลออกจากเมืองบ้านเกิดของเขาและไปยังเปรูจา เมืองหลักของอุมเบรีย ที่นี่เขาศึกษาการวาดภาพในเวิร์กช็อปของ Pietro Perugino ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนศิลปะ Umbrian ผู้ร่วมสมัยของราฟาเอลเป็นพยาน: นักเรียนที่มีความสามารถรับเอารูปแบบการเขียนของอาจารย์มาใช้อย่างลึกซึ้งจนไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างได้ บ่อยครั้งที่ราฟาเอลและเปรูจิโนปฏิบัติตามคำสั่งโดยทำงานร่วมกันในการวาดภาพ

อย่างไรก็ตาม คงจะผิดหากจะบอกว่าความสามารถดั้งเดิมของศิลปินหนุ่มไม่ได้พัฒนาเลยในช่วงเวลานี้ สิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดย Conestabile Madonna ที่มีชื่อเสียงซึ่งสร้างขึ้นในราวปี 1504

เป็นครั้งแรกที่ภาพของมาดอนน่าปรากฏในผืนผ้าใบนี้ซึ่งในอนาคตจะเป็นหนึ่งในสถานที่ชั้นนำในผลงานของศิลปิน มาดอนน่าถูกวาดโดยมีฉากหลังเป็นภูมิทัศน์ที่สวยงามซึ่งมีต้นไม้ เนินเขา และทะเลสาบ ภาพถูกรวมเข้าด้วยกันโดยความจริงที่ว่าการจ้องมองของมาดอนน่าและทารกหันไปที่หนังสือซึ่งคุณแม่ยังสาวกำลังยุ่งอยู่กับการอ่าน ความสมบูรณ์ขององค์ประกอบไม่เพียง แต่ถ่ายทอดโดยร่างของตัวละครหลักเท่านั้น แต่ยังรวมถึงรูปร่างของภาพด้วย - tondo (กลม) ซึ่งไม่ได้จำกัดเสรีภาพของภาพเลย มีขนาดใหญ่และน้ำหนักเบา ความประทับใจในความเป็นธรรมชาติและความสมจริงนั้นถูกสร้างขึ้นจากการใช้สีเย็นอ่อนในองค์ประกอบและการผสมผสานพิเศษ: เสื้อคลุมสีน้ำเงินเข้มของพระแม่มารี ท้องฟ้าสีฟ้าใส ต้นไม้สีเขียวและน้ำในทะเลสาบ ภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะพร้อมยอดสีขาว ทั้งหมดนี้เมื่อดูภาพจะสร้างความรู้สึกบริสุทธิ์และอ่อนโยน

อีกผลงานที่มีชื่อเสียงไม่น้อยของราฟาเอลซึ่งเกี่ยวข้องกับช่วงต้นของงานของเขาคือผืนผ้าใบที่สร้างขึ้นในปี 1504 เรียกว่า "The Betrothal of Mary" ปัจจุบันภาพวาดนี้ถูกเก็บไว้ใน Brera Gallery ในมิลาน สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือโครงสร้างการประพันธ์เพลง จิตรกรได้ย้ายพิธีกรรมทางศาสนาและพิธีกรรมของการหมั้นหมายจากผนังโบสถ์ซึ่งมองเห็นได้ในระยะไกลไปยังถนน ทำพิธีศีลระลึกภายใต้ท้องฟ้าสีฟ้าสดใส ตรงกลางภาพคือนักบวช ทางซ้ายและทางขวาคือมารีย์และโจเซฟ ถัดจากเด็กสาวและเด็กชายยืนเป็นกลุ่มเล็กๆ ในมุมมองขององค์ประกอบ คริสตจักรเป็นพื้นหลังแบบเดียวกับที่พิธีหมั้นเกิดขึ้น เธอเป็นสัญลักษณ์ของความโปรดปรานจากสวรรค์และความโปรดปรานของมารีย์และโจเซฟ ความสมบูรณ์เชิงตรรกะของภาพนั้นได้รับจากกรอบรูปครึ่งวงกลมของผืนผ้าใบในส่วนบนโดยทำซ้ำแนวโดมของโบสถ์

ตัวเลขในภาพมีโคลงสั้น ๆ ผิดปกติและในขณะเดียวกันก็เป็นธรรมชาติ ที่นี่ การเคลื่อนไหว ความเป็นพลาสติกของร่างกายมนุษย์ได้รับการถ่ายทอดอย่างแม่นยำและละเอียดอ่อน ตัวอย่างที่เด่นชัดคือร่างของเด็กชายคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่เบื้องหน้าขององค์ประกอบ กำลังหักไม้เท้าบนเข่าของเขา แมรี่และโจเซฟดูสง่างามเกือบไม่มีตัวตนต่อผู้ชม ใบหน้าที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของพวกเขาเต็มไปด้วยความรักและความอ่อนโยน แม้จะมีความสมมาตรในการจัดเรียงตัวเลข แต่ผืนผ้าใบก็ไม่สูญเสียเสียงโคลงสั้น ๆ ภาพที่ราฟาเอลสร้างขึ้นไม่ใช่แผนการ แต่เป็นคนที่มีชีวิตในความรู้สึกที่หลากหลาย

ในงานนี้เป็นครั้งแรกเมื่อเทียบกับงานก่อนหน้านี้ความสามารถของนายน้อยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนที่สุดในความสามารถในการจัดจังหวะขององค์ประกอบอย่างละเอียด เนื่องจากคุณสมบัตินี้ ภาพใหญ่ภาพของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมถูกรวมไว้อย่างกลมกลืนซึ่งไม่เพียง แต่เป็นองค์ประกอบของภูมิทัศน์ของราฟาเอลเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นตัวละครหลักอีกด้วยเผยให้เห็นสาระสำคัญและลักษณะของพวกเขา

ความปรารถนาที่จะสร้างจังหวะพิเศษในงานนั้นถูกกำหนดโดยการใช้สีของโทนสีบางอย่างของศิลปิน ดังนั้นองค์ประกอบของ "พิธีหมั้นของแมรี่" จึงสร้างขึ้นจากสีเพียงสี่สี

โทนสีเหลืองทองเขียวและแดงรวมอยู่ในเสื้อผ้าของวีรบุรุษ ภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม และการกำหนดจังหวะที่จำเป็นขององค์ประกอบโดยรวมทำให้เกิดความกลมกลืนกับเฉดสีฟ้าอ่อนของท้องฟ้า

ในไม่ช้าเวิร์กช็อปศิลปะของ Perugino ก็เล็กเกินไปสำหรับการเติบโตของพรสวรรค์ของจิตรกร ในปี ค.ศ. 1504 ราฟาเอลตัดสินใจย้ายไปฟลอเรนซ์ ซึ่งมีการพัฒนาแนวคิดและสุนทรียศาสตร์ของศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาสูง ที่นี่ ราฟาเอลได้ทำความคุ้นเคยกับผลงานของมีเกลันเจโลและเลโอนาร์โด ดา วินชี พูดได้อย่างปลอดภัยว่าพวกเขาเป็นครูของจิตรกรหนุ่มในขั้นตอนนี้ของการก่อตัวของวิธีการสร้างสรรค์ของเขา ในผลงานของปรมาจารย์เหล่านี้ศิลปินหนุ่มพบบางสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียน Umbrian: รูปแบบดั้งเดิมของการสร้างภาพ, ความเป็นพลาสติกที่แสดงออกของภาพที่ปรากฎ, การเป็นตัวแทนของความเป็นจริงที่มากขึ้น

วิธีแก้ปัญหาทางศิลปะและภาพแบบใหม่ได้สะท้อนให้เห็นแล้วในผลงานที่สร้างโดยราฟาเอลในปี ค.ศ. 1505 ภาพเหมือนของแองเจโล โดนี ผู้อุปถัมภ์ศิลปะที่มีชื่อเสียงจากฟลอเรนซ์ในขณะนั้นและภรรยาของเขาปัจจุบันถูกเก็บไว้ในพิตตีแกลเลอรี รูปภาพปราศจากสิ่งที่น่าสมเพชที่เป็นวีรบุรุษและการไฮเพอร์โบไลเซชั่น นี้ คนธรรมดาอย่างไรก็ตาม กอปรด้วยคุณสมบัติของมนุษย์ที่ดีที่สุด ซึ่งได้แก่ ความมุ่งมั่นและความตั้งใจอันแรงกล้า

ที่นี่ในฟลอเรนซ์ ราฟาเอลวาดภาพวงจรของภาพวาดที่อุทิศให้กับพระแม่มารี ผืนผ้าใบของเขา "มาดอนน่าในกรีน", "มาดอนน่ากับโกลด์ฟินช์", "มาดอนน่าคนสวน" ปรากฏขึ้น องค์ประกอบเหล่านี้เป็นรูปแบบต่างๆ ของชิ้นเดียวกัน ผืนผ้าใบทั้งหมดแสดงถึงพระแม่มารีและพระบุตรกับยอห์นผู้ให้บัพติศมาตัวน้อย ตัวเลขเหล่านี้ถูกวางไว้บนฉากหลังของภูมิทัศน์ที่สวยงามอย่างเหลือเชื่อ ภาพของราฟาเอลมีโคลงสั้น ๆ นุ่มนวลและอ่อนโยน พระแม่มารีของพระองค์เป็นศูนย์รวมแห่งความรักของมารดาผู้ให้อภัยและสงบเสงี่ยม ในงานเหล่านี้มีอารมณ์ความรู้สึกจำนวนหนึ่งและความชื่นชมมากเกินไปสำหรับความงามภายนอกของตัวละคร

คุณลักษณะที่โดดเด่นของวิธีการทางศิลปะของจิตรกรในช่วงเวลานี้คือการขาดการมองเห็นสีที่ชัดเจนซึ่งมีอยู่ในอาจารย์ทุกคนของโรงเรียน Florentine ไม่มีสีที่โดดเด่นบนผืนผ้าใบ ภาพจะแสดงเป็นสีพาสเทล สีสำหรับศิลปินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่นี่ สิ่งที่สำคัญกว่าสำหรับเขาคือการถ่ายทอดเส้นที่ประกอบเป็นร่างอย่างถูกต้องที่สุด

ในฟลอเรนซ์มีการสร้างตัวอย่างแรกของการวาดภาพอนุสาวรีย์โดยราฟาเอล ในหมู่พวกเขา สิ่งที่น่าสนใจที่สุดถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1506 ถึง 1507 “พระแม่มารีกับยอห์นผู้ให้บัพติศมาและนักบุญ นิโคลัส" (หรือ "มาดอนน่าแห่งแอนไซด์") บน วิธีการสร้างสรรค์ศิลปินส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากผืนผ้าใบของจิตรกรชาวฟลอเรนซ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น Leonardo da Vinci และ Fra Bartolomeo

ในปี 1507 ต้องการเปรียบเทียบกับปรมาจารย์ที่ดีที่สุดของโรงเรียน Florentine พวกเขาคือ Leonardo da Vinci และ Michelangelo ราฟาเอลสร้างผืนผ้าใบขนาดค่อนข้างใหญ่ที่เรียกว่า "The Entombment" องค์ประกอบที่แยกจากกันของภาพองค์ประกอบคือการทำซ้ำของจิตรกรที่มีชื่อเสียง ดังนั้นศีรษะและพระกายของพระคริสต์จึงยืมมาจากประติมากรรม "Pieta" ของ Michelangelo (1498-1501) และภาพของผู้หญิงที่สนับสนุน Mary นั้นมาจากผืนผ้าใบของ "Madonna Doni" ปรมาจารย์คนเดียวกัน นักประวัติศาสตร์ศิลปะหลายคนไม่คิดว่างานชิ้นนี้ของราฟาเอลเป็นผลงานต้นฉบับ โดยเผยให้เห็นถึงความสามารถและคุณลักษณะดั้งเดิมของเขาเกี่ยวกับวิธีการทางศิลปะและภาพ

แม้จะมีงานที่ไม่ประสบความสำเร็จครั้งสุดท้าย แต่ความสำเร็จในงานศิลปะของราฟาเอลก็มีความสำคัญ ในไม่ช้าผู้ร่วมสมัยก็สังเกตเห็นและจดจำผลงานของศิลปินหนุ่มและผู้เขียนเองก็เทียบได้กับปรมาจารย์ที่โดดเด่นของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ในปี ค.ศ. 1508 ภายใต้การอุปถัมภ์ของสถาปนิกชื่อดัง Bramante เพื่อนร่วมชาติของ Raphael จิตรกรเดินทางไปกรุงโรมซึ่งเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในราชสำนักของสันตะปาปา

จูเลียสที่ 2 ซึ่งขณะนั้นอยู่บนบัลลังก์สันตะปาปา เป็นที่รู้จักในฐานะคนไร้สาระ เด็ดเดี่ยว และเด็ดเดี่ยว
ในรัชสมัยของพระองค์ ทรัพย์สินของสันตปาปาขยายออกไปอย่างมากด้วยความช่วยเหลือจากสงคราม นโยบาย "ก้าวร้าว" แบบเดียวกันนี้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรมและศิลปะ ดังนั้นศิลปินประติมากรและสถาปนิกที่มีชื่อเสียงที่สุดจึงได้รับเชิญให้ไปที่ศาลของสมเด็จพระสันตะปาปา กรุงโรมซึ่งตกแต่งด้วยอาคารสถาปัตยกรรมมากมายเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด Bramante สร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ มีเกลันเจโลหยุดการก่อสร้างหลุมฝังศพของจูเลียสที่ 2 ชั่วคราว เริ่มทาสีเพดานโบสถ์น้อยซิสทีน กลุ่มนักกวีและนักวิทยาศาสตร์ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นรอบๆ พระสันตปาปา เทศนาหลักการและแนวคิดแบบเห็นอกเห็นใจผู้อื่น Rafael Santi ซึ่งมาจากฟลอเรนซ์ตกอยู่ในบรรยากาศเช่นนั้น

เมื่อมาถึงกรุงโรม ราฟาเอลเริ่มทำงานทาสีห้องชุดของพระสันตปาปา (เรียกว่าบท) จิตรกรรมฝาผนังถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1509 ถึงปี ค.ศ. 1517 พวกเขาแตกต่างจากผลงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยปรมาจารย์คนอื่น ๆ ด้วยคุณสมบัติหลายประการ ประการแรกคือขนาดของภาพเขียน หากในผลงานของจิตรกรคนก่อนมีองค์ประกอบเล็ก ๆ หลายชิ้นบนผนังด้านหนึ่ง ราฟาเอลก็มีผนังแยกต่างหากสำหรับแต่ละภาพ ดังนั้นตัวเลขที่ปรากฎก็ "โตขึ้น"

นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องสังเกตความอิ่มตัวของจิตรกรรมฝาผนังของราฟาเอลด้วยองค์ประกอบตกแต่งที่หลากหลาย: เพดานตกแต่งด้วยหินอ่อนเทียมและการปิดทอง ปูนเปียกและองค์ประกอบโมเสค และพื้นทาสีด้วยลวดลายแฟนซี อย่างไรก็ตามความหลากหลายดังกล่าวไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับส่วนเกินและความสับสนวุ่นวาย การจัดวางในสถานที่และองค์ประกอบการตกแต่งที่จัดอย่างชำนาญทำให้เกิดความรู้สึกกลมกลืน เป็นระเบียบ และจังหวะที่กำหนดโดยปรมาจารย์ อันเป็นผลมาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์และทางเทคนิคดังกล่าวทำให้ผู้ชมมองเห็นภาพที่สร้างขึ้นโดยศิลปินในภาพวาดได้อย่างชัดเจนดังนั้นจึงได้รับความชัดเจนและชัดเจนที่จำเป็น

ภาพเฟรสโกทั้งหมดต้องเป็นไปตามธีมทั่วไป นั่นคือการเชิดชูพระศาสนจักรคาทอลิกและพระเศียร ในเรื่องนี้ ภาพวาดถูกสร้างขึ้นจากฉากในพระคัมภีร์ไบเบิลและฉากจากประวัติศาสตร์ของสันตปาปา (ด้วยภาพของ Julius II และ Leo X ผู้สืบทอดตำแหน่งของเขา) อย่างไรก็ตาม ในราฟาเอล ภาพเฉพาะดังกล่าวได้รับความหมายเชิงเปรียบเทียบทั่วไป ซึ่งเผยให้เห็นแก่นแท้ของแนวคิดเห็นอกเห็นใจของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา

สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษจากมุมมองนี้คือ Stanza della Senyatura (ห้องลายเซ็น) ภาพเฟรสโกขององค์ประกอบเป็นการแสดงออกถึงสี่ด้านของกิจกรรมทางจิตวิญญาณของมนุษย์ ดังนั้นจิตรกรรมฝาผนัง "การโต้เถียง" จึงแสดงเทววิทยา "โรงเรียนแห่งเอเธนส์" - ปรัชญา "Parnassus" - กวีนิพนธ์ "ปัญญา ความพอประมาณ และความเข้มแข็ง" - ความยุติธรรม ส่วนบนของปูนเปียกแต่ละชิ้นประดับด้วยภาพเชิงเปรียบเทียบของตัวเลขที่แสดงถึงกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ ที่มุมของห้องใต้ดินมีองค์ประกอบเล็ก ๆ คล้ายกับภาพเฟรสโกหนึ่งหรืออีกภาพหนึ่ง

องค์ประกอบของภาพวาดใน Stanza della Senyatura ขึ้นอยู่กับการผสมผสานระหว่างหัวข้อในพระคัมภีร์ไบเบิลและกรีกโบราณ (พระคัมภีร์ - "The Fall" โบราณ - "Apollo's Victory over Marsyas") ความจริงที่ว่าการผสมผสานระหว่างธีมในตำนาน นอกรีต และฆราวาสถูกนำมาใช้ในการตกแต่งห้องพระสันตปาปาเป็นเครื่องยืนยันถึงทัศนคติของผู้คนในสมัยนั้นต่อความเชื่อทางศาสนา จิตรกรรมฝาผนังของราฟาเอลแสดงถึงลำดับความสำคัญของการเริ่มต้นทางโลกเหนือคริสตจักรทางศาสนา

ภาพปูนเปียกที่โดดเด่นที่สุดและสะท้อนถึงลัทธิทางศาสนาได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดคือภาพวาด "Dispute" ที่นี่องค์ประกอบดูเหมือนจะแบ่งออกเป็นสองส่วน: สวรรค์และโลก ด้านล่างบนพื้นมีรูปปั้นของบรรพบุรุษของโบสถ์ ตลอดจนนักบวช ผู้เฒ่าผู้แก่ และเยาวชน ภาพของพวกเขาเป็นธรรมชาติที่ผิดปกติซึ่งสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของการถ่ายโอนความเป็นพลาสติกของร่างกายการเลี้ยวและการเคลื่อนไหวของตัวเลขที่เหมือนจริง ในบรรดาผู้คนจำนวนมากที่นี่ คุณสามารถจำ Dante, Savonarola, จิตรกร Fra Beato Angelico ได้อย่างง่ายดาย

เหนือตัวเลขของผู้คนเป็นภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของพระตรีเอกภาพ: พระเจ้าพระบิดาต่ำกว่าเขาเล็กน้อย - พระเยซูคริสต์กับพระมารดาของพระเจ้าและยอห์นผู้ให้บัพติศมา ด้านล่าง - นกพิราบ - ตัวตนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในใจกลางขององค์ประกอบโดยรวม เป็นสัญลักษณ์ของการมีส่วนร่วม มีเจ้าภาพ

ใน "ข้อพิพาท" ราฟาเอลปรากฏเป็นองค์ประกอบหลักที่ไม่มีใครเทียบได้ แม้จะมีสัญลักษณ์มากมาย แต่ภาพก็โดดเด่นด้วยความชัดเจนของภาพและความชัดเจนของความคิดของผู้เขียน ความสมมาตรของการจัดเรียงของตัวเลขในส่วนบนขององค์ประกอบนั้นถูกทำให้อ่อนลงโดยตัวเลขที่วางไว้อย่างวุ่นวายในส่วนล่าง ดังนั้นภาพร่างแรกของภาพแรกจึงแทบจะสังเกตไม่เห็น องค์ประกอบการแต่งภาพแบบตัดขวางที่นี่คือครึ่งวงกลม: ครึ่งวงกลมตั้งอยู่ที่ส่วนบนของนักบุญและอัครสาวกบนก้อนเมฆ และในขณะที่เสียงสะท้อนนั้นเป็นรูปครึ่งวงกลมของบุคคลอิสระและเป็นธรรมชาติมากกว่าในส่วนล่างของภาพ

จิตรกรรมฝาผนังและผลงานที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งของราฟาเอลในยุคนี้คือภาพวาด "The School of Athens" ภาพเฟรสโกนี้เป็นศูนย์รวมของอุดมคติที่มีความเห็นอกเห็นใจสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับศิลปะ กรีกโบราณ. ศิลปินวาดภาพนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์โบราณที่มีชื่อเสียง ร่างของเพลโตและอริสโตเติลวางอยู่ในส่วนกลางขององค์ประกอบ มือของเพลโตชี้ไปที่โลกและอริสโตเติลชี้ไปที่ท้องฟ้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคำสอนของนักปรัชญาโบราณ

ทางด้านซ้ายของเพลโตคือร่างของโสกราตีสซึ่งกำลังสนทนากับกลุ่มคน ซึ่งมีใบหน้าของ Alcibiades วัยเยาว์ที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด ร่างกายของเขาถูกปกป้องด้วยเปลือกหอย และศีรษะของเขาถูกปกคลุมด้วย หมวกนิรภัย. Diogenes ผู้ก่อตั้งวางอยู่บนขั้นบันได โรงเรียนปรัชญาดูถูกเหยียดหยาม เขาอยู่ที่นี่ในฐานะขอทานยืนอยู่ที่ทางเข้าวัดและขอทาน

ที่ด้านล่างขององค์ประกอบมีคนสองกลุ่ม ด้านซ้ายเป็นรูปพีทาโกรัสล้อมรอบด้วยนักเรียน ทางด้านขวา - Euclid วาดภาพบางอย่างบนกระดานชนวนและล้อมรอบไปด้วยนักเรียน ทางด้านขวาของกลุ่มสุดท้ายคือโซโรอัสเตอร์และสวมมงกุฎทอเลมีในมือของเขา ในบริเวณใกล้เคียงผู้เขียนวางภาพตัวเองและร่างของจิตรกรเมืองโซดอม ทางด้านซ้ายของศูนย์ ศิลปินวาง Heraclitus of Ephesus ที่ช่างคิด

เมื่อเปรียบเทียบกับภาพบนจิตรกรรมฝาผนังของข้อพิพาทแล้ว ตัวเลขของโรงเรียนแห่งเอเธนส์นั้นมีขนาดใหญ่กว่าและเป็นอนุสรณ์มากกว่ามาก เหล่านี้คือฮีโร่ที่มีจิตใจที่ไม่ธรรมดาและความแข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่ ภาพหลักของปูนเปียกคือเพลโตและอริสโตเติล ความสำคัญของพวกเขาไม่เพียง แต่ถูกกำหนดโดยสถานที่ในองค์ประกอบ (พวกเขาครอบครองสถานที่กลาง) แต่โดยการแสดงออกทางสีหน้าและปั้นพิเศษของร่างกาย: ตัวเลขเหล่านี้มีท่าทางและการเดินที่สง่างามอย่างแท้จริง ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจคือ Leonardo da Vinci กลายเป็นต้นแบบของภาพลักษณ์ของ Plato ต้นแบบในการเขียนภาพของ Euclid คือสถาปนิก Bramante ต้นแบบของเฮราคลีตุสคือร่างของมีเกลันเจโลที่วาดบนเพดานโบสถ์น้อยซิสทีน นักวิชาการบางคนแนะนำว่าภาพของ Heraclitus ถูกคัดลอกโดยอาจารย์จาก Michelangelo เอง

ธีมก็เปลี่ยนไปเช่นกัน: ปูนเปียกฟังดูเหมือนเป็นเพลงสรรเสริญจิตใจมนุษย์และเจตจำนงของมนุษย์ นั่นคือเหตุผลที่ตัวละครทั้งหมดตั้งอยู่กับฉากหลังของอาคารสถาปัตยกรรมอันโอ่อ่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความไม่มีที่สิ้นสุดของจิตใจมนุษย์และความคิดสร้างสรรค์ หากตัวละครของ "Disputes" อยู่เฉยๆ ภาพที่นำเสนอใน "Athenian School" จะเป็นผู้สร้างชีวิตที่กระฉับกระเฉงและมีพลัง ผู้เปลี่ยนระเบียบสังคมโลก

แนวทางการจัดองค์ประกอบภาพปูนเปียกก็น่าสนใจเช่นกัน ดังนั้นร่างของเพลโตและอริสโตเติลที่อยู่ด้านหลังเนื่องจากความจริงที่ว่าพวกเขาแสดงเป็นการเคลื่อนไหวจึงเป็นบุคคลหลักในภาพ นอกจากนี้ยังสร้างศูนย์กลางไดนามิกขององค์ประกอบ ยื่นออกมาจากส่วนลึก ดูเหมือนว่าจะพุ่งไปข้างหน้า เข้าหาผู้ชม ซึ่งสร้างความประทับใจของไดนามิก การพัฒนาองค์ประกอบ ซึ่งล้อมรอบด้วยส่วนโค้งรูปครึ่งวงกลม

งานจิตรกรรมเบื้องหลังห้องผนึกของ Stanza d'Eliodoro ดำเนินการโดย Rafal ระหว่างปี ค.ศ. 1511 ถึง 1514 หัวข้อสำหรับจิตรกรรมฝาผนังของห้องนี้คือตำนานในพระคัมภีร์ไบเบิลและข้อเท็จจริงจากประวัติศาสตร์ของพระสันตปาปา ประดับประดาด้วยเรื่องราวที่ สถานที่หลักได้รับการจัดเตรียมจากสวรรค์และปาฏิหาริย์

ห้องนี้มีชื่อหลังจากเสร็จสิ้นงานตกแต่งบนปูนเปียก "The Expulsion of Eliodor" ซึ่งมีพื้นฐานมาจากเรื่องราวของผู้บัญชาการชาวซีเรีย Eliodor ผู้ซึ่งต้องการขโมยความมั่งคั่งที่เก็บไว้ในปราสาทเยรูซาเล็ม อย่างไรก็ตาม ไรเดอร์ลอยฟ้าได้ขัดขวางเขาไว้ ปูนเปียกเป็นเครื่องเตือนใจว่ากองทหารของสมเด็จพระสันตะปาปาจูเลียสที่ 2 เอาชนะและขับไล่กองทัพฝรั่งเศสออกจากรัฐสันตะปาปาได้อย่างไร

อย่างไรก็ตาม ภาพเฟรสโกนี้ไม่ได้โดดเด่นด้วยพลังของการแสดงเจตนาสร้างสรรค์ของศิลปิน อาจเป็นเพราะความจริงที่ว่าองค์ประกอบโดยรวมแบ่งออกเป็นสองส่วนแยกกัน ทางด้านซ้ายคือผู้ขับขี่ที่สวยงามพร้อมกับทูตสวรรค์สององค์ที่พยายามจะโจมตีเอลิโอดอร์ ทางด้านขวาของจิตรกรรมฝาผนังคือ Julius II ซึ่งเอนกายอยู่บนเปลหาม ในบรรดาผู้สนับสนุนเปลหาม จิตรกรวาดภาพ Albrecht Dürer จิตรกรชื่อดังชาวเยอรมัน แม้จะมีความน่าสมเพชของฮีโร่ที่ถูกกล่าวหา แต่ภาพของราฟาเอลที่นี่ไร้พลวัตและดราม่าโดยสิ้นเชิง

ลักษณะที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและโครงสร้างองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบคือปูนเปียกที่เรียกว่า "Mass in Bolsena" โครงเรื่องของเรื่องนี้อิงจากเรื่องราวเกี่ยวกับนักบวชที่ไม่เชื่อซึ่งแผ่นเวเฟอร์เปื้อนเลือดระหว่างพิธีศีลระลึก พยานของปาฏิหาริย์นี้บนผืนผ้าใบของราฟาเอลคือสมเด็จพระสันตะปาปาจูเลียสที่ 2 ซึ่งอยู่ข้างหลังเขา พระคาร์ดินัล และชาวสวิสจากองครักษ์

คุณสมบัติที่โดดเด่นของผลงานชิ้นนี้ของศิลปินชื่อดังคือระดับของความเป็นธรรมชาติและความเป็นธรรมชาติในการพรรณนาตัวละคร สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเลขนามธรรมที่ทำให้ประหลาดใจกับความงามภายนอกอีกต่อไป แต่เป็นคนจริงๆ หลักฐานที่โดดเด่นที่สุดของสิ่งนี้คือภาพของชาวสวิสจากองครักษ์ของพระสันตปาปา ซึ่งมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยพลังงานภายในซึ่งแสดงถึงเจตจำนงที่แข็งแกร่งของมนุษย์ อย่างไรก็ตามความรู้สึกของพวกเขาไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ของศิลปิน สิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ของมนุษย์ที่แท้จริง

ในงานนี้ผู้เขียนให้ความสำคัญกับสีความสมบูรณ์ของสีของผืนผ้าใบและรูปภาพ ตอนนี้จิตรกรไม่เพียงกังวลกับการถ่ายโอนเส้นชั้นความสูงของตัวเลขเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความอิ่มตัวของสีของภาพการแสดงโลกภายในของพวกเขาผ่านโทนสีที่แน่นอน

การแสดงออกที่เท่าเทียมกันคือปูนเปียก "Production of Peter" ซึ่งแสดงถึงฉากการปลดปล่อยอัครสาวกเปโตรโดยทูตสวรรค์ นักประวัติศาสตร์ศิลปะเชื่อว่าภาพนี้เป็นสัญลักษณ์ของการปล่อยตัว Leo X ผู้ดำรงตำแหน่งสันตะปาปา (ซึ่งต่อมากลายเป็นพระสันตะปาปา) ที่ยอดเยี่ยมจากการถูกจองจำในฝรั่งเศส

สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษในปูนเปียกนี้คือการจัดวางองค์ประกอบและสีที่ผู้เขียนค้นพบ สร้างแสงกลางคืนซึ่งช่วยเสริมธรรมชาติอันน่าทึ่งขององค์ประกอบโดยรวม พื้นหลังทางสถาปัตยกรรมที่คัดสรรมาอย่างดียังมีส่วนช่วยในการเปิดเผยเนื้อหาและเนื้อหาทางอารมณ์ที่มากขึ้นของภาพ: คุกใต้ดินที่สร้างด้วยอิฐก้อนมหึมา อุโมงค์โค้งขนาดใหญ่ และโครงตาข่ายหนาทึบ

จิตรกรรมฝาผนังครั้งที่สี่และครั้งสุดท้ายใน Stanza d'Eliodoro ซึ่งต่อมาเรียกว่า "การประชุมของพระสันตปาปาลีโอที่ 1 กับอัตติลา" สร้างขึ้นตามภาพร่างของราฟาเอลโดยลูกศิษย์ของเขา จูลิโอ โรมาโน และฟรานเชสโก เพนนี งานนี้ดำเนินการในช่วงปี ค.ศ. 1514 ถึงปี ค.ศ. 1517 อาจารย์เองซึ่งในเวลานั้นได้กลายเป็นศิลปินที่ได้รับความนิยมอย่างผิดปกติซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วอิตาลีและได้รับคำสั่งมากมายไม่สามารถตกแต่งห้องพระสันตะปาปาให้เสร็จได้ นอกจากนี้ ราฟาเอลในเวลานั้นยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าสถาปนิกของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ และยังดูแลการขุดค้นทางโบราณคดีที่ดำเนินการในอาณาเขตของกรุงโรมและบริเวณโดยรอบอีกด้วย

ภาพวาดที่ประดับ Stanzas del Incendio อิงจากเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของสันตะปาปา ในบรรดาจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมด อาจมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ นั่นคือ "The Fire in Borgo" เธอเล่าถึงไฟที่เกิดขึ้นในย่านหนึ่งของโรมันในปี 847 จากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 4 ก็เข้ามามีส่วนร่วมในการดับไฟ ภาพเฟรสโกนี้โดดเด่นด้วยสิ่งที่น่าสมเพชและการแสดงละครเกินจริงในภาพของผู้คนที่พยายามหนีจากหายนะ: ลูกชายแบกพ่อของเขา ชายหนุ่มปีนข้ามกำแพง เด็กผู้หญิงถือเหยือก

จิตรกรรมฝาผนังของวาติกันแสดงวิวัฒนาการของงานของราฟาเอลได้เป็นอย่างดี: ศิลปินค่อยๆ เคลื่อนจากภาพในอุดมคติของงานยุคแรกไปสู่ละครและในขณะเดียวกันก็ใกล้ชิดกับชีวิตในผลงานที่อยู่ในช่วงปลาย ( องค์ประกอบพล็อตและภาพบุคคล).

เกือบจะในทันทีที่เขามาถึงกรุงโรมในปี ค.ศ. 1509 ราฟาเอลซึ่งสานต่อธีมของมาดอนน่าได้เขียนผ้าใบว่า "มาดอนน่าอัลบา" เมื่อเปรียบเทียบกับร่างของ Conestabile Madonna แล้ว ภาพใน Alba Madonna นั้นซับซ้อนกว่ามาก แมรี่เป็นภาพหญิงสาวที่นี่ด้วย ตัวละครที่แข็งแกร่งมีพลังและมั่นใจ การเคลื่อนไหวของทารกนั้นแข็งแกร่งพอ ๆ กัน ภาพวาดอยู่ในรูปทอนโด อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเขียนไว้ที่นี่อย่างครบถ้วน ซึ่งไม่ปกติสำหรับผืนผ้าทรงกลม อย่างไรก็ตาม การจัดเรียงตัวเลขดังกล่าวไม่ได้นำไปสู่การปรากฏของภาพนิ่ง พวกเขารวมถึงองค์ประกอบทั้งหมดโดยรวมจะแสดงในไดนามิก ความรู้สึกนี้ถูกสร้างขึ้นเนื่องจากอาจารย์ถ่ายทอดความเป็นพลาสติกของการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์อย่างละเอียดและแม่นยำ

สิ่งที่สำคัญเป็นพิเศษสำหรับการก่อตัวของวิธีการสร้างสรรค์ของศิลปินคือภาพวาด "มาดอนน่าในเก้าอี้" (หรือ "มาดอนน่า เดลลา ซีเดีย") ซึ่งเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ในราวปี ค.ศ. 1516 ภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างเป็นอุดมคติของมาดอนน่าปรากฏบนพื้นดินที่นี่โดย การนำองค์ประกอบที่แท้จริงที่เฉพาะเจาะจงมาสู่องค์ประกอบ ตัวอย่างเช่นหน้าอกของ Mary ถูกคลุมด้วยผ้าพันคอกว้างที่มีขอบ ผ้าพันคอในเวลานั้นเป็นชุดโปรดของผู้หญิงชาวนาอิตาลีทุกคน

ร่างของมาดอนน่า พระกุมารคริสต์ และยอห์นผู้ให้บัพติศมาตัวน้อยตั้งอยู่ใกล้กัน ดูเหมือนว่าภาพจะไหลเข้าหากันได้อย่างราบรื่น ภาพรวมเต็มไปด้วยความรู้สึกโคลงสั้น ๆ ที่สดใสผิดปกติ ธีมที่มีชีวิตนิรันดร์ของความรักของมารดาถูกถ่ายทอดที่นี่ ไม่เพียงแต่ในสายตาของแมรี่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงรูปร่างที่ปั้นได้ของเธอด้วย รูปร่างของ tondo ทำให้องค์ประกอบทั้งหมดมีความสมบูรณ์ ร่างของแมรี่และทารกที่วางอยู่บนผืนผ้าใบทรงกลมเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีของคนใกล้ชิดสองคน: แม่และลูก นี้
ภาพวาดของราฟาเอลได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมสมัยของเขาว่าเป็นจุดสุดยอดของการวาดภาพขาตั้ง ไม่เพียงแต่ในแง่ของ การก่อสร้างองค์ประกอบแต่ยังเกิดจากการถ่ายโอนเส้นพลาสติกของภาพเล็กน้อย

จากยุค 10 ศตวรรษที่ 16 ราฟาเอลกำลังแต่งเพลงประกอบฉากแท่นบูชา ดังนั้นในปี ค.ศ. 1511 Foligno Madonna จึงปรากฏขึ้น และในปี ค.ศ. 1515 ศิลปินที่มีชื่อเสียงเริ่มสร้างผืนผ้าใบซึ่งต่อมาจะทำให้จิตรกรได้รับเกียรติจากปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่และชนะใจผู้คนมากกว่าหนึ่งชั่วอายุคน "The Sistine Madonna" เป็นภาพวาดที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการสร้างวิธีการทางศิลปะของราฟาเอล หัวข้อของการเป็นแม่ได้รับที่นี่เมื่อเปรียบเทียบกับงานก่อนหน้า การพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและการใช้งานที่สมบูรณ์ที่สุด

เมื่อเข้าสู่อาสนวิหาร สายตาของผู้ชมจะถูกดึงดูดทันทีไปยังร่างอันสง่างามของมาดอนน่าซึ่งอุ้มพระกุมารเยซูคริสต์ไว้ในอ้อมแขนของเธอ เอฟเฟกต์นี้ทำได้โดยการจัดเรียงองค์ประกอบพิเศษของตัวละคร ม่านครึ่งเปิด สายตาของ Saints Sixtus และ Barbara หันไปหา Mary - ทั้งหมดนี้มุ่งเป้าไปที่การเน้นและทำให้คุณแม่ยังสาวเป็นศูนย์กลางขององค์ประกอบ

ในการเปิดเผยภาพลักษณ์ของ Madonna นั้น Raphael ห่างไกลจากศิลปินยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา พระแม่มารีที่นี่พูดกับผู้ชมโดยตรง เธอไม่ยุ่งกับเด็ก (เช่น Madonna ของ Leonardo da Vinci) และไม่หมกมุ่นอยู่กับตัวเอง แมรี่ผู้นี้เคลื่อนผ่านเมฆสีขาวเหมือนหิมะไปหาผู้ชมกำลังสนทนากับเขา ในดวงตาที่เบิกกว้างของเธอ คุณสามารถมองเห็นได้ ความรักของแม่และความสับสน ความสิ้นหวัง ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความกังวลอย่างสุดซึ้งต่อชะตากรรมของลูกชายในอนาคต เธอในฐานะผู้ทำนายรู้ทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับลูกของเธอ อย่างไรก็ตามเพื่อประโยชน์ในการช่วยชีวิตแม่ก็พร้อมที่จะเสียสละเขา ภาพลักษณ์ของพระกุมารคริสต์นั้นเต็มไปด้วยความจริงจังเช่นเดียวกัน ในสายตาของเขาโลกทั้งใบถูกปิดล้อมเขาเหมือนผู้เผยพระวจนะบอกเราถึงชะตากรรมของมนุษยชาติและตัวเขาเอง

ราฟาเอล ซิสทีน มาดอนน่า. 1515-1519

ภาพลักษณ์ของแมรี่เต็มไปด้วยความดราม่าและการแสดงออกที่ผิดปกติ อย่างไรก็ตาม มันไร้อุดมคติและไม่ได้มีคุณสมบัติเกินจริง ความรู้สึกของความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของภาพถูกสร้างขึ้นที่นี่เนื่องจากพลวัตขององค์ประกอบซึ่งแสดงโดยการถ่ายโอนพลาสติกของตัวเลขที่ถูกต้องและซื่อสัตย์และผ้าม่านของเสื้อผ้าของฮีโร่ ตัวเลขทั้งหมดถูกนำเสนอ มีชีวิต เคลื่อนที่ได้ สดใส ใบหน้าของแมรี่เหมือนกับพระคริสต์ผู้เยาว์วัยที่มีดวงตาที่เศร้าสร้อยอย่างไร้เดียงสา แสดงออกถึงช่วงความรู้สึกทั้งหมดที่เปลี่ยนไปต่อหน้าต่อตาผู้ชมอย่างแท้จริง: ความโศกเศร้า ความกังวล ความอ่อนน้อมถ่อมตน และสุดท้ายคือความมุ่งมั่น

ในบรรดานักประวัติศาสตร์ศิลปะ คำถามเกี่ยวกับต้นแบบของ Sistine Madonna ยังคงเปิดอยู่ นักวิชาการบางคนระบุภาพนี้ว่าเป็นภาพของหญิงสาวที่ปรากฎในภาพเหมือน "Lady in a Veil" (1514) อย่างไรก็ตามตามคำให้การของผู้ร่วมสมัยของศิลปิน Mary บนผืนผ้าใบ "Sistine Madonna" ค่อนข้างเป็นผู้หญิงประเภททั่วไปในอุดมคติของ Raphaelian มากกว่าภาพลักษณ์เฉพาะของใครก็ตาม

ในบรรดางานภาพเหมือนของราฟาเอลนั้นน่าสนใจมาก เช่น ภาพเหมือนของสมเด็จพระสันตะปาปาจูเลียสที่ 2 ซึ่งวาดในปี ค.ศ. 1511 บุคคลจริงแสดงให้เห็นที่นี่ว่าเป็นอุดมคติซึ่งเป็นคุณลักษณะเฉพาะของวิธีการสร้างสรรค์ของจิตรกร

สิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษคือภาพเหมือนของ Count Baldassare Castiglione ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1515 ซึ่งแสดงถึงบุคคลที่สงบ สมดุล และพัฒนาอย่างกลมกลืน ราฟาเอลปรากฏตัวที่นี่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสีที่ยอดเยี่ยม เขาใช้การผสมสีที่ซับซ้อนและการเปลี่ยนโทนสี ความเชี่ยวชาญด้านสีแบบเดียวกันนี้ยังโดดเด่นด้วยผลงานชิ้นอื่นของจิตรกร: ภาพเหมือนผู้หญิง "Lady in a Veil" ("La donna velata", 1514) ซึ่งสีที่โดดเด่นคือสีขาว (ชุดสีขาวเหมือนหิมะของผู้หญิง ม่านแสง)

ส่วนสำคัญในงานของราฟาเอลนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ในผลงานที่คล้ายคลึงกันในภายหลังของเขา สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือภาพปูนเปียกที่ประดับผนังของ Villa Farnesina ในปี 1515 (เดิมเป็นสมบัติของ Chigi ที่ร่ำรวย) "The Triumph of Galatea" ภาพนี้โดดเด่นด้วยอารมณ์ที่สนุกสนานผิดปกติ ภาพที่เปี่ยมไปด้วยความสุขอย่างแท้จริง โทนสีที่คล้ายกันนี้สร้างขึ้นจากการใช้สีที่อิ่มตัวและสว่างเป็นพิเศษ: เรือนร่างสีขาวที่เปลือยเปล่าผสมผสานอย่างกลมกลืนกับท้องฟ้าสีฟ้าใสและคลื่นสีฟ้าของทะเล

งานชิ้นสุดท้ายของราฟาเอลคือการตกแต่งผนังของแกลเลอรี่โค้งซึ่งตั้งอยู่บนชั้นสองของวังวาติกัน การตกแต่งห้องโถงตกแต่งด้วยภาพวาดและกระเบื้องโมเสคที่ทำจากหินอ่อนเทียม แผนการสำหรับจิตรกรรมฝาผนังวาดโดยศิลปินจากตำนานในพระคัมภีร์และสิ่งที่เรียกว่า วิตถาร (ภาพวาดที่พบในสุสานกรีกโบราณ - ถ้ำ) มีทั้งหมด 52 ภาพ ต่อมารวมกันเป็นวัฏจักรภายใต้ชื่อทั่วไปว่า "Raphael's Bible" นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสนใจว่าศิลปินที่มีชื่อเสียงได้ทำงานตกแต่งห้องโถงของวังวาติกันร่วมกับนักเรียนของเขาซึ่ง Giulio Romano, Francesco Penny, Perino del Vaga, Giovanni da Udine ครอบครองสถานที่ที่โดดเด่น

ภาพวาดขาตั้งในภายหลังของราฟาเอลเป็นภาพสะท้อนและการแสดงออกของวิกฤตความคิดสร้างสรรค์ที่ค่อยๆ เติบโตขึ้นของอาจารย์ ตามเส้นทางของการแสดงภาพที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ที่สร้างขึ้นโดยปรมาจารย์แห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาสูง แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงเป็นวิธีการนำเสนอทางศิลปะที่เป็นที่ยอมรับของเขาเอง Raphael มาถึงความขัดแย้งของสไตล์ วิธีการและวิธีการแสดงความคิดของเขามีน้อยเกินไปที่จะสร้างภาพใหม่ที่มีคุณภาพและสมบูรณ์แบบมากขึ้นในแง่ของการถ่ายทอดโลกภายในและความงามภายนอก ตัวอย่างที่ชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นผลงานของราฟาเอลในช่วงนี้ ได้แก่ "การแบกไม้กางเขน" (ค.ศ. 1517) วัฏจักร "ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์" (ประมาณปี ค.ศ. 1518) องค์ประกอบแท่นบูชา "การแปลงร่าง"

เป็นไปได้ทีเดียวที่จิตรกรที่มีพรสวรรค์เช่นราฟาเอลจะพบทางออกจากทางตันที่สร้างสรรค์หากไม่ใช่เพราะการตายอย่างกะทันหันที่ทำให้ผู้ร่วมสมัยของปรมาจารย์ตกใจ ราฟาเอล สันติเสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2063 ขณะอายุได้ 37 ปี มีการจัดงานศพอย่างฟุ่มเฟือย เถ้าถ่านของจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ถูกฝังอยู่ในวิหารแพนธีออนในกรุงโรม

ผลงานของราฟาเอลจนถึงทุกวันนี้ยังคงเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกของโลก รูปภาพเหล่านี้เป็นตัวอย่าง ศิลปะคลาสสิกถูกเรียกมาเพื่อแสดงให้มนุษย์เห็นถึงความงามอันสมบูรณ์และพิสดาร พวกเขานำเสนอผู้ชมด้วยโลกที่ผู้คนมีความรู้สึกและความคิดสูง งานของราฟาเอลเป็นเพลงสรรเสริญศิลปะที่เปลี่ยนคน ทำให้เขาสะอาดขึ้น สว่างขึ้น และสวยงามขึ้น

ทิเชียน (Tiziano Vecellio)

Tiziano Vecellio เกิดในครอบครัวทหารในเมืองเล็กๆ ชื่อ Pieve di Cadore ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาและเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนเวนิส นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถระบุวันและปีเกิดของทิเชียนได้อย่างแม่นยำ บางคนเชื่อว่านี่คือ 1476-1477 คนอื่น ๆ - 1485-1490

นักวิทยาศาสตร์แนะนำว่าตระกูล Vecellio นั้นเก่าแก่และค่อนข้างมีอิทธิพลในเมืองนี้ ผู้ปกครองจึงตัดสินใจให้ Tiziano เข้าร่วมเวิร์คช็อปศิลปะของปรมาจารย์ด้านโมเสกเวนิส ไม่นานต่อมา เวเชลลิโอวัยเยาว์ได้รับมอบหมายให้ศึกษาในเวิร์กช็อป คนแรกคือคนต่างชาติ เบลลินี และจากนั้นเป็นของจิโอวานนี เบลลินี ในเวลานี้ศิลปินหนุ่มได้พบกับ Giorgione ซึ่งมีอิทธิพลสะท้อนให้เห็นในผลงานแรกของเขา

งานทั้งหมดของศิลปินสามารถแบ่งออกเป็นสองช่วง: ยุคแรกเรียกว่า dzhordzonevsky - จนถึงปี ค.ศ. 1515-1516 (เมื่ออิทธิพลของ Giorgione แสดงออกอย่างชัดเจนที่สุดในงานของจิตรกร); ที่สอง - จากยุค 40 ศตวรรษที่ 16 (ในเวลานี้ ทิเชียนเป็นปรมาจารย์ที่เป็นที่ยอมรับแล้วซึ่งเป็นตัวแทนศิลปะของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาตอนปลาย)

ทิเชียนได้ทบทวนวิธีแก้ปัญหาทางศิลปะใหม่ รูปภาพใหม่ๆ ออกมาจากใต้พู่กันของศิลปิน ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากตัวเลขที่สูงส่งและประณีต เช่น ราฟาเอลและเลโอนาร์โด ดา วินชี วีรบุรุษของ Titian เป็นคนธรรมดา ท้วมท้น มีรสนิยมทางเพศ พวกเขาเริ่มเป็นคนนอกศาสนาในระดับมาก ผืนผ้าใบในยุคแรก ๆ ของจิตรกรมีความโดดเด่นด้วยองค์ประกอบที่ค่อนข้างเรียบง่ายซึ่งเต็มไปด้วยอารมณ์ที่สนุกสนานและจิตสำนึกแห่งความสุขที่ไร้เมฆความสมบูรณ์และความไม่มีที่สิ้นสุดของชีวิตทางโลก

ในบรรดาผลงานในช่วงเวลานี้ซึ่งแสดงออกถึงวิธีการสร้างสรรค์ของศิลปินอย่างเต็มที่ หนึ่งในผลงานที่โดดเด่นที่สุดคือภาพวาด "Love on Earth and Heaven" ซึ่งมีอายุถึง 10 ปี ศตวรรษที่ 16. สิ่งสำคัญสำหรับผู้เขียนไม่เพียงแต่ถ่ายทอดโครงเรื่องเท่านั้น แต่ยังต้องแสดงภูมิทัศน์ที่สวยงามซึ่งกระตุ้นความคิดถึงความสงบและความสุขของการเป็นอยู่ และความงามที่เย้ายวนใจของผู้หญิง

ร่างของผู้หญิงนั้นยอดเยี่ยมอย่างไม่ต้องสงสัย แต่พวกมันไม่ได้ถูกแยกออกจากชีวิตและไม่ได้ถูกทำให้เป็นอุดมคติโดยผู้เขียน ภูมิทัศน์ที่ทาสีด้วยสีอ่อนและวางไว้ในพื้นหลังทำหน้าที่เป็นฉากหลังที่ยอดเยี่ยมสำหรับความสง่างามและสง่างาม แต่ในขณะเดียวกันภาพผู้หญิงที่เฉพาะเจาะจงก็ค่อนข้างจริง: ความรักของโลกและความรักจากสวรรค์ องค์ประกอบที่แต่งขึ้นอย่างชำนาญและความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนของสีช่วยให้ศิลปินสร้างผลงานที่กลมกลืนกันอย่างผิดปกติซึ่งแต่ละองค์ประกอบกลายเป็นรองจากความปรารถนาของผู้เขียนในการแสดงความงามตามธรรมชาติของธรรมชาติทางโลกและมนุษย์

ในงานชิ้นต่อมาของทิเชียนเรื่อง Assunta (หรือ Ascension of Mary) ย้อนหลังไปถึงปี 1518 ไม่มีการครุ่นคิดอย่างสงบและความเงียบสงบที่ฟังอยู่ในผลงาน Earthly and Heavenly Love มีไดนามิกความแข็งแกร่งพลังงานมากขึ้น บุคคลสำคัญขององค์ประกอบคือแมรี่ซึ่งแสดงเป็นหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความงามและความแข็งแกร่งทางโลก มุมมองของอัครสาวกมุ่งตรงไปที่เธอซึ่งภาพเหล่านี้แสดงถึงพลังและพลังงานภายในที่เหมือนกัน เพลงสรรเสริญความงามของมนุษย์และความรู้สึกของมนุษย์ที่แข็งแกร่งคือการแต่งเพลง "Bacchus and Ariadne" (จากวงจร "Bacchanalia", 1523)

การสรรเสริญของโลก ความงามของผู้หญิงกลายเป็นธีมของงานอื่นของ Titian ที่มีชื่อว่า "Venus of Urbino" มันถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1538 แม้จะมีความจริงที่ว่าภาพนั้นไม่มีความประเสริฐและจิตวิญญาณอย่างแน่นอน แต่ภาพหลังก็ยังไม่ลดคุณค่าทางสุนทรียะของผืนผ้าใบ ดาวศุกร์ที่นี่สวยจริงๆ อย่างไรก็ตาม ความงามของเธอนั้นธรรมดาและเป็นธรรมชาติ ซึ่งทำให้ภาพที่ทิเชียนสร้างแตกต่างจากวีนัสของบอตติเชลลี

อย่างไรก็ตาม คงจะผิดหากจะบอกว่าภาพในช่วงแรกของการพัฒนางานของศิลปินนั้นเชิดชูเฉพาะความงามภายนอกของบุคคลเท่านั้น รูปลักษณ์ทั้งหมดของพวกเขาแสดงให้เห็นถึงบุคคลที่กลมกลืนกันซึ่งความงามภายนอกนั้นเทียบได้กับจิตวิญญาณและเป็นด้านตรงข้ามของจิตวิญญาณที่สวยงามไม่แพ้กัน

จากมุมมองนี้ สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือภาพของพระเยซูคริสต์บนผืนผ้าใบ "Caesar's Denarius" ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปี 1515 ถึง 1520 พระเยซูของ Titian ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ สูงส่ง และเป็นสวรรค์เลย การแสดงออกทางจิตวิญญาณของใบหน้าของเขาแสดงให้เห็นว่าต่อหน้าผู้ชมคือบุคคลผู้สูงศักดิ์ที่มีองค์กรทางจิตที่สมบูรณ์แบบ

ภาพที่สร้างขึ้นในองค์ประกอบของแท่นบูชา "Madonna Pesaro" ซึ่งเขียนขึ้นในช่วงปี 1519 ถึง 1526 นั้นเต็มไปด้วยจิตวิญญาณเดียวกันฮีโร่เหล่านี้ไม่ใช่แผนการหรือนามธรรม การสร้างภาพที่มีชีวิตชีวาและสมจริงนั้นได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างมากจากการใช้สีที่หลากหลายของอาจารย์: ผ้าคลุมหน้าสีขาวเหมือนหิมะของ Mary, สีฟ้า, สีแดง, สีแดงสด, เสื้อผ้าสีทองของวีรบุรุษ, พรมสีเขียวเข้ม โทนสีที่หลากหลายดังกล่าวไม่ได้ทำให้เกิดความวุ่นวายในองค์ประกอบ แต่ในทางกลับกันช่วยให้จิตรกรสร้างระบบภาพที่กลมกลืนและกลมกลืนกัน

ในช่วงทศวรรษที่ 1520 ทิเชียนสร้างผลงานชิ้นแรกที่มีลักษณะน่าทึ่ง นี่คือภาพวาดที่มีชื่อเสียง "The Entombment" ภาพของพระคริสต์ที่นี่ถูกตีความในลักษณะเดียวกับในภาพวาด "Denarius ของ Caesar" พระเยซูไม่ได้ถูกนำเสนอในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อช่วยมนุษยชาติ แต่ในฐานะวีรบุรุษทางโลกอย่างสมบูรณ์ที่ล้มลงในการต่อสู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน แม้จะมีโศกนาฏกรรมและดราม่าของเนื้อเรื่อง แต่ผืนผ้าใบก็ไม่ทำให้ผู้ชมรู้สึกสิ้นหวัง ในทางตรงกันข้าม ภาพที่สร้างขึ้นโดยทิเชียนเป็นสัญลักษณ์ของการมองโลกในแง่ดีและความกล้าหาญ แสดงถึงความงามภายในของบุคคล ความสูงส่ง และความแข็งแกร่งของจิตวิญญาณของเขา

ตัวละครนี้ทำให้ผลงานของศิลปินนี้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากผลงานต่อมาของเขาที่มีชื่อเดียวกันซึ่งลงวันที่ในปี ค.ศ. 1559 ซึ่งอารมณ์ที่มองโลกในแง่ดีถูกแทนที่ด้วยโศกนาฏกรรมที่สิ้นหวัง ที่นี่รวมถึงภาพวาดอื่นโดย Titian -“ การลอบสังหารนักบุญ Peter the Martyr” ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1528 ถึง 1530 อาจารย์ใช้วิธีการใหม่ในการแสดงศิลปะ ภาพของธรรมชาติที่นำเสนอบนผืนผ้าใบ (พระอาทิตย์ตกดินใน "The Entombment" ถ่ายทอดด้วยสีเข้มและมืดมน และต้นไม้ที่เอนไหวภายใต้ลมกระโชกแรงใน "The Assassination of St. Peter the Martyr") กลายเป็นภาพประเภทหนึ่ง การแสดงออกของความรู้สึกและความสนใจของมนุษย์ แม่ธรรมชาติผู้ยิ่งใหญ่ยอมจำนนต่อมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่ ทิเชียนในองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นยืนยันแนวคิดที่ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเกิดจากการกระทำของมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นเจ้านายและผู้ปกครองโลก (รวมถึงธรรมชาติด้วย)

ขั้นตอนใหม่ในการพัฒนาทักษะของศิลปินในการสร้างองค์ประกอบหลายภาพคือผืนผ้าใบที่มีชื่อว่า "Introduction to the Temple" ซึ่งลงวันที่ 1534-1538 แม้จะมีข้อเท็จจริงที่ว่าทิเชียนเขียนภาพจำนวนมากที่นี่ แต่พวกเขาทั้งหมดก็รวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยความสนใจในเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพวกเขา - การแนะนำของแมรี่ในพระวิหาร ร่างของตัวละครหลักถูกแยกออกจากตัวละครรอง (แต่ไม่มีความสำคัญน้อยกว่า) โดยการหยุดเชิงพื้นที่: เธอถูกแยกออกจากกลุ่มคนที่อยากรู้อยากเห็นและนักบวชด้วยขั้นบันได อารมณ์รื่นเริงความรู้สึกถึงความสำคัญของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นถูกสร้างขึ้นในองค์ประกอบโดยท่าทางและความเป็นพลาสติกของตัวเลข อย่างไรก็ตามเนื่องจากการรวมร่างของพ่อค้าไข่ไว้ในภาพซึ่งวางไว้เบื้องหน้าสิ่งที่น่าสมเพชมากเกินไปของงานจะลดลงและความประทับใจในความสมจริงและความเป็นธรรมชาติของสถานการณ์ที่อธิบายโดยศิลปินได้รับการปรับปรุง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบภาพพื้นบ้านเป็นคุณลักษณะเฉพาะของวิธีการทางศิลปะและการมองเห็นของทิเชียนในช่วงทศวรรษที่ 30 ศตวรรษที่สิบหก ภาพเหล่านี้ช่วยให้อาจารย์สร้างภาพที่เป็นจริงอย่างแท้จริง

ความคิดสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการแสดงบุคคลที่กลมกลืนกัน สวยงามทั้งจิตวิญญาณและร่างกาย ได้รวมอยู่ในผลงานภาพเหมือนของทิเชียน หนึ่งในผลงานแรกในลักษณะนี้คือ "ภาพเหมือนของชายหนุ่มกับถุงมือ" การสร้างผืนผ้าใบหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1515 ถึงปี ค.ศ. 1520 ภาพของชายหนุ่มเป็นตัวแทนของผู้คนในยุคนั้น - ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ภาพเหมือนแสดงถึงความคิดเรื่องความสามัคคีของจิตวิญญาณและร่างกายของมนุษย์ ไหล่กว้าง, ปั้นหลวมของร่างกาย, ปกเสื้อเชิ้ตปลดกระดุม, ความมั่นใจสงบที่แสดงโดยรูปลักษณ์ของชายหนุ่ม - ทุกอย่างมุ่งเป้าไปที่การถ่ายทอดแนวคิดหลักของผู้เขียนเกี่ยวกับความสุขของการดำรงอยู่ของมนุษย์และความสุขของคนธรรมดา ผู้ไม่รู้จักความโศกเศร้าและไม่แตกสลายด้วยความขัดแย้งภายใน

บุคคลที่มีความสุขที่จัดอย่างกลมกลืนประเภทเดียวกันสามารถพบเห็นได้บนผืนผ้าใบ "Violante" และ "Portrait of Tommaso Mosti" (ทั้งคู่ - 1515-1520)

ในภาพบุคคลที่สร้างขึ้นในภายหลัง ผู้ชมจะไม่พบความตรงไปตรงมาและความแน่นอนที่ชัดเจนของธรรมชาติของภาพอีกต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับงานที่คล้ายกันในช่วงปี ค.ศ. 1515-1520 สาระสำคัญของตัวละครตอนปลายของ Titian เมื่อเทียบกับตัวละครแรก ๆ นั้นซับซ้อนและมีหลายแง่มุมกว่ามาก ตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงวิธีการทางศิลปะของผู้เขียนคือภาพวาด "Portrait of Ippolito Riminaldi" ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 1540 ภาพบุคคลแสดงให้เห็นชายหนุ่มที่มีใบหน้าล้อมรอบด้วยเคราขนาดเล็ก แสดงออกถึงการต่อสู้ทางความรู้สึกและอารมณ์อย่างลึกซึ้ง

ภาพที่ทิเชียนสร้างขึ้นในช่วงเวลานี้ไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาสูง: เป็นภาพที่ซับซ้อน ขัดแย้งและน่าทึ่งในหลายๆ ด้าน นี่คือวีรบุรุษขององค์ประกอบที่เรียกว่า "Portrait of Pope Paul III with Alessandro and Ottavio Farnese" ผืนผ้าใบถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1545 ถึงปี ค.ศ. 1546 สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 3 แสดงให้เห็นว่าเป็นคนเจ้าเล่ห์และไม่ไว้วางใจ เขามองดูด้วยความห่วงใยและอาฆาตแค้น Ottavio หลานชายของเขา ผู้ประจบสอพลอและคนหน้าซื่อใจคดที่รู้จักกันดีในศาล

ทิเชียนแสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นปรมาจารย์ด้านองค์ประกอบศิลป์ที่น่าทึ่ง สาระสำคัญของตัวละครของผู้คนถูกเปิดเผยในงานนี้ผ่านปฏิสัมพันธ์ของตัวละครซึ่งกันและกันผ่านท่าทางและท่าทางของพวกเขา

ภาพเหมือนของชาร์ลส์ที่ 5 (ค.ศ. 1548) สร้างขึ้นจากการผสมผสานระหว่างองค์ประกอบการตกแต่งที่สง่างามและความเหมือนจริง โลกภายในของโมเดลถูกแสดงออกมาอย่างแม่นยำ ผู้ชมเข้าใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขา คนพิเศษด้วยตัวละครที่ซับซ้อน คุณสมบัติหลักคือจิตใจที่ยอดเยี่ยมและความแข็งแกร่ง เช่นเดียวกับไหวพริบ ความโหดร้าย ความหน้าซื่อใจคด

ในภาพบุคคลที่สร้างโดย Titian ซึ่งง่ายกว่าในแง่ของการจัดองค์ประกอบภาพ ความสนใจของผู้ชมทั้งหมดมุ่งความสนใจไปที่โลกภายในของภาพ ตัวอย่างเช่นเราสามารถอ้างถึงผ้าใบ "Portrait of Aretino" ลงวันที่ 1545 ศิลปินเลือกนางแบบให้เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในเวนิสในเวลานั้น Pietro Aretino ผู้มีชื่อเสียงจากความโลภมากเป็นพิเศษสำหรับเงินและทางโลก ความสุข อย่างไรก็ตาม ถึงกระนั้นก็ตาม เขาชื่นชมศิลปะอย่างมาก ตัวเขาเองก็เป็นผู้เขียนบทความเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์จำนวนมาก เรื่องตลก เรื่องสั้นและบทกวีจำนวนมาก (แม้ว่าจะไม่เสมอไป
เนื้อหาเหมาะสม)

ทิเชียนตัดสินใจจับภาพบุคคลดังกล่าวในผลงานชิ้นหนึ่งของเขา Aretino ของเขาเป็นภาพเหมือนจริงที่ซับซ้อน ซึ่งมีความรู้สึกและลักษณะนิสัยที่หลากหลาย บางครั้งก็ขัดแย้งกัน

ความขัดแย้งที่น่าเศร้าของบุคคลที่มีกองกำลังเป็นศัตรูกับเขาปรากฏในภาพวาด "Behold the Man" ซึ่งวาดในปี ค.ศ. 1543 เนื้อเรื่องได้รับแรงบันดาลใจจากปฏิกิริยาสาธารณะที่เพิ่มขึ้นของผู้สนับสนุนการต่อต้านการปฏิรูปต่อแนวคิดเห็นอกเห็นใจของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ในอิตาลีในขณะนั้น ในการจัดองค์ประกอบ ภาพลักษณ์ของพระคริสต์ในฐานะผู้ถืออุดมการณ์สากลอันสูงส่งซึ่งต่อต้านปีลาต ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะเหยียดหยาม ชั่วร้าย และอัปลักษณ์ ในนั้น
เป็นครั้งแรกที่บันทึกการปฏิเสธความสุขทางโลกและความรู้สึกทางโลกปรากฏขึ้นในงาน

ทิเชียน ภาพเหมือนของสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 3 กับอเลสซานโดรและออตตาวิโอ ฟาร์เนเซ 1545-1546

ความคมชัดที่โดดเด่นแบบเดียวกันนี้ทำให้ภาพของผืนผ้าใบ "Danae" ซึ่งเขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1554 ผลงานนี้โดดเด่นด้วยละครระดับสูง ในนั้นผู้เขียนเคยร้องเพลงเกี่ยวกับความงามและความสุขของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ความสุขนั้นชั่วคราวและชั่วขณะ ในภาพไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์และความสบายใจของตัวละครที่แยกแยะภาพที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้ (“ความรักบนดินและสวรรค์”, “วีนัสแห่งเออร์บิโน”)

ธีมหลักในการทำงานคือการปะทะกันของสวยและน่าเกลียดสูงและต่ำ และถ้าเด็กสาวแสดงออกถึงสิ่งที่สูงส่งที่สุดในตัวคนๆ หนึ่ง สาวใช้แก่ที่พยายามจับเหรียญฝนทองคำก็แสดงถึงคุณสมบัติของมนุษย์ที่ต่ำที่สุด: ความสนใจในตนเอง ความโลภ การเยาะเย้ยถากถาง

ละครถูกเน้นในองค์ประกอบด้วยการผสมผสานระหว่างโทนสีเข้มและสีอ่อน ด้วยความช่วยเหลือของสีที่ศิลปินเน้นความหมายในภาพ ดังนั้นเด็กสาวจึงเป็นสัญลักษณ์ของความงามและความรู้สึกที่สดใส และหญิงชราซึ่งถูกล้อมรอบด้วยโทนสีมืดหม่นมีการแสดงออกของจุดเริ่มต้นพื้นฐาน

ผลงานของ Titian ในช่วงเวลานี้ไม่เพียงโดดเด่นด้วยการสร้างภาพที่ขัดแย้งกันซึ่งเต็มไปด้วยดราม่าเท่านั้น ในขณะเดียวกัน ศิลปินก็วาดภาพผลงานหลายชิ้น โดยมีธีมคือความงามอันน่าหลงใหลของผู้หญิง อย่างไรก็ตาม ยังคงจำเป็นต้องสังเกตข้อเท็จจริงที่ว่างานเหล่านี้ปราศจากอารมณ์ที่มองโลกในแง่ดีและเห็นพ้องต้องกัน ซึ่งฟังดูเหมือนใน Love on Earth and Heaven และ Bacchanalia ในบรรดาภาพวาดที่น่าสนใจที่สุดคือ "Diana and Actaeon", "Shepherd and Nymph" (1559), "Venus with Adonis"

หนึ่งใน ผลงานที่ดีที่สุด Titian เป็นภาพวาดชื่อ "Kayushda Mary Magdalene" สร้างขึ้นในทศวรรษที่ 60 ศตวรรษที่ 16. ศิลปินยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาหลายคนหันไปหาเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลนี้ อย่างไรก็ตาม ทิเชียนตีความภาพลักษณ์ของแมรี่ แม็กดาลีน ผู้สำนึกผิดเสียใหม่ ร่างของหญิงสาวเต็มไปด้วยความงามและสุขภาพ แสดงออกมากกว่าการกลับใจของคริสเตียน แต่ความโศกเศร้าและความปรารถนาที่จะมีความสุขหายไปตลอดกาล มนุษย์มีความสวยงามเสมอในทิเชียน แต่ความเป็นอยู่ที่ดี ความสงบ และความสงบของจิตใจขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก พวกเขาเป็นผู้ที่แทรกแซงชะตากรรมของบุคคลทำลายความกลมกลืนของวิญญาณ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ภาพของชาวมักดาลาซึ่งโศกเศร้าโศกเศร้าปรากฏให้เห็นกับฉากหลังของภูมิประเทศที่มืดมนซึ่งปกคลุมท้องฟ้าอันมืดมิดด้วยเมฆดำที่กำลังจะมาถึง
พายุฝนฟ้าคะนอง

หัวข้อเดียวกันนี้เกี่ยวกับความทุกข์ทรมานของมนุษย์ยังได้ยินในผลงานชิ้นต่อมาของปรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียง: "พิธีราชาภิเษกด้วยมงกุฎหนาม" (ค.ศ. 1570) และ "เซนต์. เซบาสเตียน" (1570)

ใน The Crowning with Thorns พระเยซูถูกนำเสนอโดยศิลปินในรูปแบบของคนธรรมดาซึ่งเหนือกว่าการทรมานทางร่างกายและที่สำคัญที่สุดคือคุณสมบัติทางศีลธรรม

อย่างไรก็ตาม เขาเป็นเพียงผู้เดียว ดังนั้นจึงไม่สามารถเป็นผู้ชนะได้ ความรุนแรงทางอารมณ์ของฉากได้รับการเสริมด้วยสีที่มืดมนและมืดมน

ธีมของฮีโร่ผู้โดดเดี่ยวที่ขัดแย้งกับโลกภายนอกก็มีให้ได้ยินในงาน "St. เซบาสเตียน" ตัวเอกแสดงที่นี่ในฐานะไททันคู่บารมี - ภาพลักษณ์ของศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา อย่างไรก็ตาม เขายังคงพ่ายแพ้

ภูมิประเทศซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกองกำลังที่เป็นปรปักษ์ต่อตัวละครมีบทบาทอิสระที่นี่ แม้จะมีดราม่าของพล็อต แต่องค์ประกอบโดยรวมก็เต็มไปด้วยอารมณ์ที่เห็นพ้องต้องกัน

เพลงสรรเสริญจิตใจของมนุษย์ ภูมิปัญญา และความจงรักภักดีต่ออุดมคติที่เป็นที่ยอมรับคือภาพเหมือนตนเองของปรมาจารย์ที่สร้างขึ้นในยุค 60 ศตวรรษที่ 16

ภาพวาดที่แสดงออกมากที่สุดชิ้นหนึ่งของ Titian เป็นที่รู้จักในนาม "Pieta" (หรือ "การคร่ำครวญของพระคริสต์") ซึ่งเขียนขึ้นราวปี ค.ศ. 1576 ร่างของสตรีผู้โศกเศร้าถูกพรรณนาไว้ที่นี่โดยมีฉากหลังเป็นโพรงหินและภูมิทัศน์ที่มืดมน แมรี่เหมือนรูปปั้นตัวแข็งด้วยความเศร้าโศก ภาพของ Magdalene นั้นสว่างไสวและมีชีวิตชีวาอย่างผิดปกติ: ร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามไปข้างหน้า มือที่ยกขึ้น ผมสีแดงเพลิงที่สยาย ปากที่แยกออกเล็กน้อย ซึ่งเสียงร้องแห่งความสิ้นหวังกำลังจะปะทุออกมา พระเยซูไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นสัตภาวะแห่งสวรรค์ แต่ค่อนข้าง คนจริงพ่ายแพ้ในการต่อสู้ที่ไม่เท่าเทียมกับกองกำลังที่เป็นศัตรูกับโลกมนุษย์ โศกนาฏกรรมของภาพแสดงอยู่ในภาพด้วยความช่วยเหลือของการเปลี่ยนโทนสีและแสงและเงา ตัวละครหลักกลายเป็นเหมือนถูกดึงออกไปด้วยแสงจากความมืดในยามค่ำคืน

ผลงานชิ้นนี้ของ Titian ยกย่องชายผู้มีความรู้สึกลึกซึ้ง ภาพวาด "Pieta" เป็นเพลงอำลาที่อุทิศให้กับวีรบุรุษผู้สง่างามและสง่างามที่สร้างขึ้นในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา

จิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ผู้ให้ภาพที่สวยงามแก่โลก เสียชีวิตเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2119 โดยสันนิษฐานจากโรคระบาด เขาทิ้งผืนผ้าใบจำนวนมากที่ยังคงทำให้ผู้ชมประหลาดใจด้วยทักษะการแสดงที่เชี่ยวชาญและสีสันอันละเอียดอ่อน ทิเชียนปรากฏตัวต่อหน้าเราในฐานะนักจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยม ผู้รอบรู้จิตวิญญาณมนุษย์ ในบรรดานักเรียนของเขา ได้แก่ ศิลปินเช่น Jacopo Nigreti (Palma the Elder), Bonifacio de Pitati, Paris Bordone, Jacopo Palma the Younger

คุณลักษณะเฉพาะในศิลปะของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา

ทัศนคติ.เพื่อเพิ่มมิติความลึกและพื้นที่สามมิติให้กับผลงานของพวกเขา ศิลปินยุคเรอเนซองส์ได้ยืมและขยายแนวคิดของมุมมองเชิงเส้น เส้นขอบฟ้า และจุดอันตรธานไปอย่างมาก

§ มุมมองเชิงเส้น การวาดภาพด้วยมุมมองเชิงเส้นนั้นเหมือนกับการมองออกไปนอกหน้าต่างและวาดภาพสิ่งที่คุณเห็นบนบานหน้าต่าง วัตถุในภาพเริ่มมีมิติขึ้นเองตามระยะ ผู้ที่อยู่ไกลจากผู้ชมลดลงและในทางกลับกัน

§ เส้นขอบฟ้า นี่คือเส้นตรงระยะที่วัตถุหดตัวจนถึงจุดที่หนาเท่ากับเส้นนี้

§ จุดที่หายไป นี่คือจุดที่เส้นขนานดูเหมือนจะบรรจบกันในระยะไกล ซึ่งมักจะอยู่ที่เส้นขอบฟ้า เอฟเฟกต์นี้สามารถสังเกตเห็นได้หากคุณยืนอยู่บนรางรถไฟและมองไปที่รางที่ไปทางใช่ล.

เงาและแสงศิลปินแสดงความสนใจในการที่แสงตกกระทบวัตถุและสร้างเงา เงาและแสงสามารถใช้เพื่อดึงความสนใจไปที่จุดใดจุดหนึ่งในภาพวาด

อารมณ์ศิลปินยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาต้องการให้ผู้ชมดูงานรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างเพื่อสัมผัสประสบการณ์ทางอารมณ์ เป็นรูปแบบของวาทศิลป์ที่ผู้ชมรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจให้เก่งขึ้นในบางสิ่ง

ความสมจริงและความเป็นธรรมชาตินอกเหนือจากมุมมองแล้ว ศิลปินพยายามทำให้วัตถุต่างๆ โดยเฉพาะผู้คน ดูสมจริงยิ่งขึ้น พวกเขาศึกษากายวิภาคของมนุษย์ วัดสัดส่วน และค้นหารูปร่างของมนุษย์ในอุดมคติ ผู้คนดูสมจริงและแสดงอารมณ์ที่แท้จริง ทำให้ผู้ชมสามารถอนุมานได้ว่าผู้คนกำลังคิดอะไรและรู้สึกอย่างไร

ยุคของ "เรอเนซองส์" แบ่งออกเป็น 4 ยุค:

Proto-Renaissance (ครึ่งหลังของศตวรรษที่ 13 - ศตวรรษที่ 14)

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาตอนต้น (ต้นศตวรรษที่ 15 - ปลายศตวรรษที่ 15)

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาสูง (ปลายศตวรรษที่ 15 - 20 ปีแรกของศตวรรษที่ 16)

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาตอนปลาย (กลางศตวรรษที่ 16 - 1590)

โปรโตเรอเนซองส์

Proto-Renaissance มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับยุคกลาง ในความเป็นจริงมันปรากฏใน ยุคกลางตอนปลายด้วยประเพณีไบแซนไทน์ โรมาเนสก์ และโกธิค ช่วงเวลานี้เป็นยุคบุกเบิกของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา แบ่งออกเป็นสองช่วงย่อย: ก่อนมรณกรรมของ Giotto di Bondone และหลัง (1337) ศิลปินและสถาปนิกชาวอิตาลี ผู้ก่อตั้งยุค Proto-Renaissance หนึ่งในบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก หลังจากเอาชนะประเพณีการวาดภาพไอคอนของไบแซนไทน์แล้ว เขาก็กลายเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนจิตรกรรมอิตาลีอย่างแท้จริง และได้พัฒนาวิธีการใหม่อย่างสมบูรณ์ในการวาดภาพอวกาศ ผลงานของ Giotto ได้รับแรงบันดาลใจจาก Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo บุคคลสำคัญของการวาดภาพคือ Giotto ศิลปินยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาถือว่าเขาเป็นผู้ปฏิรูปการวาดภาพ Giotto ระบุเส้นทางที่พัฒนาไป: เติมรูปแบบทางศาสนาด้วยเนื้อหาทางโลก, ค่อยๆเปลี่ยนจากภาพระนาบเป็นภาพสามมิติและภาพนูน, เพิ่มความสมจริง, นำตัวเลขพลาสติกจำนวนมากเข้าสู่ภาพวาด, แสดงภาพการตกแต่งภายในในภาพวาด .


ในตอนท้ายของศตวรรษที่ 13 อาคารวิหารหลักคือวิหาร Santa Maria del Fiore ถูกสร้างขึ้นในฟลอเรนซ์ ผู้เขียนคือ Arnolfo di Cambio จากนั้น Giotto ก็ทำงานต่อไป

การค้นพบที่สำคัญที่สุด ปรมาจารย์ที่ฉลาดที่สุดอาศัยและทำงานในช่วงแรก ส่วนที่สองเกี่ยวข้องกับโรคระบาดที่ระบาดในอิตาลี

ศิลปะของโปรโต-เรอเนสซองส์ปรากฏตัวครั้งแรกในรูปประติมากรรม (Niccolò and Giovanni Pisano, Arnolfo di Cambio, Andrea Pisano) ภาพวาดเป็นตัวแทนของโรงเรียนศิลปะสองแห่ง: ฟลอเรนซ์และเซียนา

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาตอนต้น

ช่วงเวลาที่เรียกว่า "ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาตอนต้น" ในอิตาลีครอบคลุมเวลาตั้งแต่ ค.ศ. 1420 ถึง 1500 ในช่วงแปดสิบปีที่ผ่านมา ศิลปะยังไม่ได้ละทิ้งประเพณีของอดีตที่ผ่านมา (ยุคกลาง) อย่างสิ้นเชิง แต่กำลังพยายามผสมผสานองค์ประกอบที่ยืมมาจากสมัยโบราณคลาสสิกเข้าไว้ด้วยกัน ต่อมาภายใต้อิทธิพลของสภาพชีวิตและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อย ๆ ศิลปินจึงละทิ้งรากฐานยุคกลางและใช้ตัวอย่างของศิลปะโบราณอย่างกล้าหาญทั้งในแนวคิดทั่วไปของงานและในรายละเอียด

ในขณะที่ศิลปะในอิตาลีดำเนินไปอย่างแน่วแน่แล้วตามเส้นทางของการเลียนแบบของโบราณคลาสสิก แต่ในประเทศอื่น ๆ ก็ยึดถือประเพณีของสไตล์โกธิคมาช้านาน ทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ และในสเปนด้วย ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยามาถึงปลายศตวรรษที่ 15 เท่านั้น และ ช่วงต้นคงอยู่จนถึงประมาณกลางศตวรรษหน้า

ศิลปินในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาตอนต้น

หนึ่งในตัวแทนคนแรกและยอดเยี่ยมที่สุดในยุคนี้คือ Masaccio (Masaccio Tommaso Di Giovanni Di Simone Cassai) จิตรกรชาวอิตาลีผู้โด่งดังปรมาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโรงเรียน Florentine ผู้ปฏิรูปการวาดภาพในยุค Quattrocento

ด้วยผลงานของเขา เขามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงจากโกธิคไปสู่ศิลปะแนวใหม่ เชิดชูความยิ่งใหญ่ของมนุษย์และโลกของเขา ผลงานศิลปะของ Masaccio ได้รับการต่ออายุในปี 1988 เมื่อ การสร้างหลักของเขา - จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ Brancacci ใน Santa Maria del Carmine, Florence- ได้รับการบูรณะให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

- การฟื้นคืนชีพของบุตรชายของเธโอฟีลัส มาซาชโช และฟิลิปปิโน ลิปปี

- ความรักของ Magi

- ปาฏิหาริย์กับสเตเตอร์

ตัวแทนที่สำคัญอื่น ๆ ในช่วงเวลานี้คือ Sandro Botticelli จิตรกรยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาชาวอิตาลีผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนจิตรกรรมแห่งฟลอเรนซ์

- กำเนิดดาวศุกร์

- ดาวศุกร์และดาวอังคาร

- ฤดูใบไม้ผลิ

- ความรักของ Magi

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาสูง

ช่วงที่สามของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา - ช่วงเวลาแห่งการพัฒนารูปแบบที่งดงามที่สุด - เรียกกันทั่วไปว่า "ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาสูง" มันขยายเข้าไปในอิตาลีตั้งแต่ประมาณ 1,500 ถึง 1527 ในเวลานี้ศูนย์กลางอิทธิพลของศิลปะอิตาลีจากฟลอเรนซ์ย้ายไปที่โรมเนื่องจากการขึ้นครองบัลลังก์ของสมเด็จพระสันตปาปาจูเลียสที่ 2 ซึ่งเป็นชายที่มีความทะเยอทะยานกล้าหาญและกล้าได้กล้าเสียซึ่งดึงดูดศิลปินที่ดีที่สุดของอิตาลีมาที่ศาลของเขา มากมายและ ผลงานที่สำคัญและเป็นตัวอย่างความรักในงานศิลปะแก่ผู้อื่น ภายใต้สมเด็จพระสันตะปาปาองค์นี้และภายใต้ผู้สืบทอดตำแหน่งของเขา โรมกลายเป็นเอเธนส์แห่งใหม่ในยุคของ Pericles: มีการสร้างอาคารขนาดใหญ่จำนวนมาก งานประติมากรรมที่งดงามถูกสร้างขึ้น จิตรกรรมฝาผนังและภาพวาดถูกทาสี ซึ่งยังคงถือว่าเป็น ไข่มุกแห่งภาพวาด ในขณะเดียวกันศิลปะทั้งสามแขนงก็ประสานสอดคล้องกัน ช่วยเหลือกัน และปฏิบัติต่อกัน โบราณวัตถุกำลังได้รับการศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น ผลิตซ้ำด้วยความเข้มงวดและสม่ำเสมอมากขึ้น ความเงียบสงบและศักดิ์ศรีเข้ามาแทนที่ความงามที่ขี้เล่นซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในยุคก่อน ความทรงจำของยุคกลางหายไปอย่างสมบูรณ์และรอยประทับแบบคลาสสิกก็ตกอยู่กับงานศิลปะทั้งหมด แต่การลอกเลียนแบบของสมัยโบราณไม่ได้ขัดขวางความเป็นอิสระของพวกเขาในศิลปิน และด้วยความมีไหวพริบและความมีชีวิตชีวาของจินตนาการ พวกเขาจึงดำเนินการอย่างอิสระและนำไปใช้กับธุรกิจที่พวกเขาคิดว่าเหมาะสมที่จะยืมมาจากศิลปะกรีก-โรมันโบราณสำหรับตนเอง

ผลงานของปรมาจารย์ชาวอิตาลีผู้ยิ่งใหญ่สามคนถือเป็นจุดสูงสุดของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา นี่คือ Leonardo da Vinci (1452-1519) เลโอนาร์โด ดิ เซอร์ ปิเอโร ดาวินชีจิตรกรยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาชาวอิตาลีผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนจิตรกรรมแห่งฟลอเรนซ์ ศิลปินชาวอิตาลี (จิตรกร, ประติมากร, สถาปนิก) และนักวิทยาศาสตร์ (นักกายวิภาคศาสตร์, นักธรรมชาติวิทยา), นักประดิษฐ์, นักเขียน, นักดนตรี, หนึ่งในตัวแทนที่ใหญ่ที่สุดของศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาสูง, ตัวอย่างที่ชัดเจนของ " ผู้ชายสากล»

อาหารค่ำมื้อสุดท้าย

Mona Lisa,

-วิทรูเวียนแมน ,

- มาดอนน่า ลิตต้า

- มาดอนน่าในโขดหิน

- มาดอนน่ากับแกนหมุน

มีเกลันเจโล บูโอนาร์โรตี (1475-1564) มีเกลันเจโล ดิ โลโดวิโก ดิ เลโอนาร์โด ดิ บูโอนาร์โรตี ซิโมนีประติมากร จิตรกร สถาปนิกชาวอิตาลี [⇨] กวี [⇨] นักคิด [⇨] . หนึ่งในปรมาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา [⇨] และยุคบาโรกยุคแรก ผลงานของเขาถือเป็นความสำเร็จสูงสุดของศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาในช่วงชีวิตของอาจารย์เอง มีเกลันเจโลมีชีวิตอยู่เกือบ 89 ปี ตลอดยุคตั้งแต่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการชั้นสูงไปจนถึงต้นกำเนิดของการปฏิรูปที่ต่อต้าน ในช่วงเวลานี้สมเด็จพระสันตะปาปาสิบสามองค์ถูกแทนที่ - เขาออกคำสั่งให้เก้าคน

การสร้างอาดัม

การพิพากษาครั้งสุดท้าย

และราฟาเอล สันติ (1483-1520) จิตรกร ศิลปินกราฟิก และสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่ชาวอิตาลี ตัวแทนของโรงเรียนอัมเบรียน

- โรงเรียนแห่งเอเธนส์

- ซิสทีน มาดอนน่า

- การเปลี่ยนแปลง

- คนสวนที่ยอดเยี่ยม

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาตอนปลาย

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาตอนปลายในอิตาลีครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1530 ถึงคริสต์ทศวรรษ 1590-1620 การต่อต้านการปฏิรูปได้รับชัยชนะในยุโรปใต้ ( การปฏิรูปเคาน์เตอร์(ลาดพร้าว ตรงกันข้าม; จาก ตรงกันข้าม- ต่อต้านและ การปฏิรูป- การเปลี่ยนแปลงการปฏิรูป) - การเคลื่อนไหวทางการเมืองของคริสตจักรคาทอลิกในยุโรปในช่วงกลางศตวรรษที่ 16-17 ซึ่งมุ่งต่อต้านการปฏิรูปและมุ่งฟื้นฟูตำแหน่งและศักดิ์ศรีของคริสตจักรโรมันคาทอลิก) ซึ่งมองด้วยความระมัดระวังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ความคิด รวมทั้งการสวดมนต์ของร่างกายมนุษย์และการฟื้นคืนชีพของอุดมคติในสมัยโบราณที่เป็นรากฐานที่สำคัญของอุดมการณ์ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ความขัดแย้งในมุมมองโลกและความรู้สึกทั่วไปของวิกฤตส่งผลให้ฟลอเรนซ์มีศิลปะ "ประหม่า" ของสีและเส้นที่แตกสลาย - มารยาท ในปาร์มาซึ่ง Correggio ทำงานอยู่ ลัทธินิยมนิยมเกิดขึ้นหลังจากการเสียชีวิตของศิลปินในปี 1534 เท่านั้น ประเพณีทางศิลปะของเวนิสมีเหตุผลในการพัฒนาของตนเอง จนถึงสิ้นปี 1570 Palladio ทำงานที่นั่น (ชื่อจริง อันเดรีย ดิ ปิเอโตร)สถาปนิกชาวอิตาลีผู้ยิ่งใหญ่ในยุคเรอเนซองส์ตอนปลายและลัทธิมารยาทนิยม( มารยาท(จากภาษาอิตาลี มาเนีย, มารยาท) - รูปแบบวรรณกรรมและศิลปะยุโรปตะวันตกของศตวรรษที่ 16 - สามแรกของศตวรรษที่ 17 เป็นลักษณะของการสูญเสียความกลมกลืนของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาระหว่างร่างกายและจิตวิญญาณ ธรรมชาติและมนุษย์) ผู้ก่อตั้งลัทธิปัลลาเดียน ( ลัทธิปัลลาเดียนหรือ สถาปัตยกรรมแบบพัลลาเดียน- รูปแบบคลาสสิกในยุคแรก ๆ ซึ่งเติบโตจากแนวคิดของสถาปนิกชาวอิตาลี Andrea Palladio (1508-1580) รูปแบบนี้ขึ้นอยู่กับการยึดมั่นอย่างเคร่งครัดต่อความสมมาตร โดยคำนึงถึงมุมมองและยืมหลักการของสถาปัตยกรรมวิหารแบบคลาสสิกของกรีกโบราณและโรม) และลัทธิคลาสสิก อาจเป็นสถาปนิกที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์

งานอิสระชิ้นแรกของ Andrea Palladio ในฐานะนักออกแบบที่มีความสามารถและสถาปนิกที่มีพรสวรรค์คือ Basilica in Vicenza ซึ่งแสดงความสามารถที่เลียนแบบไม่ได้ดั้งเดิมของเขา

ในบรรดาบ้านในชนบทการสร้างที่โดดเด่นที่สุดของอาจารย์คือ Villa Rotunda Andrea Palladio สร้างมันใน Vicenza สำหรับเจ้าหน้าที่วาติกันที่เกษียณแล้ว เป็นอาคารฆราวาสแห่งแรกในยุคเรอเนสซองส์ที่สร้างขึ้นในรูปแบบของวัดโบราณ

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ Palazzo Chiericati ซึ่งเป็นสิ่งผิดปกติที่ชั้นแรกของอาคารถูกมอบให้กับสาธารณะเกือบทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของหน่วยงานของเมืองในสมัยนั้น

ในบรรดาสิ่งก่อสร้างในเมืองที่มีชื่อเสียงของ Palladio เราควรพูดถึง Olimpico Theatre ซึ่งได้รับการออกแบบในรูปแบบของอัฒจันทร์

ทิเชียน ( ทิเชียน เวเชลลิโอ) จิตรกรชาวอิตาลีซึ่งเป็นตัวแทนที่ใหญ่ที่สุดของโรงเรียนเวนิสแห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาระดับสูงและตอนปลาย ชื่อของทิเชียนเทียบได้กับศิลปินยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา เช่น มีเกลันเจโล เลโอนาร์โด ดา วินชี และราฟาเอล ทิเชียนวาดภาพเกี่ยวกับเรื่องราวในพระคัมภีร์ไบเบิลและตำนาน เขามีชื่อเสียงในฐานะจิตรกรภาพเหมือน เขาได้รับมอบหมายจากกษัตริย์และพระสันตะปาปา พระคาร์ดินัล ดยุคและเจ้าชาย ทิเชียนอายุไม่ถึงสามสิบปีเมื่อเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นจิตรกรที่ดีที่สุดในเวนิส

จากสถานที่เกิดของเขา (ปิเอเว ดิ กาโดเรในจังหวัดเบลลูโน สาธารณรัฐเวนิส) บางครั้งเขาถูกเรียกว่า ดาคาดอร์; หรือที่เรียกว่า Titian the Divine

- การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระแม่มารี

- แบคคัสและเอเรียดเน่

- ไดอาน่าและแอคแทออน

- วีนัส เออร์บิโน

- การลักพาตัวยูโรปา

ซึ่งผลงานของเขามีความเหมือนกันเพียงเล็กน้อยกับปรากฏการณ์วิกฤตในงานศิลปะของฟลอเรนซ์และโรม

จุดเริ่มต้นของการวาดภาพยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาถือเป็นยุคของ Ducento เช่น ปลายศตวรรษที่สิบสาม Proto-Renaissance ยังคงเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับยุคกลางของโรมาเนสก์ ประเพณีโกธิคและไบแซนไทน์ ศิลปินในช่วงปลายศตวรรษที่สิบสาม - ต้นศตวรรษที่สิบสี่ ยังห่างไกลจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นจริงรอบตัว พวกเขาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยยังคงใช้ภาพทั่วไปของระบบการมองเห็นแบบไบแซนไทน์ - เนินหิน ต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ ป้อมปราการที่มีเงื่อนไข แต่บางครั้งรูปลักษณ์ของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมก็ทำซ้ำได้อย่างแม่นยำซึ่งบ่งบอกถึงการมีอยู่ของภาพร่างจากธรรมชาติ ตัวละครทางศาสนาแบบดั้งเดิมเริ่มปรากฏให้เห็นในโลกที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติของความเป็นจริง - ปริมาตร ความลึกเชิงพื้นที่ สาระสำคัญของวัตถุ การค้นหาวิธีการส่งสัญญาณบนระนาบปริมาตรและพื้นที่สามมิติเริ่มต้นขึ้น ปรมาจารย์แห่งเวลานี้รื้อฟื้นหลักการโบราณที่รู้จักกันดีของการสร้างแบบจำลองของรูปแบบ chiaroscuro ด้วยเหตุนี้ ตัวเลขและอาคารจึงได้รับความหนาแน่นและปริมาตร

เห็นได้ชัดว่าคนแรกที่ใช้มุมมองโบราณคือ Florentine Cenny di Pepo (ข้อมูลตั้งแต่ปี 1272 ถึง 1302) ซึ่งมีชื่อเล่นว่า จิมาบูเอ. น่าเสียดายที่งานที่สำคัญที่สุดของเขา - ชุดภาพวาดในหัวข้อจากคัมภีร์ของศาสนาคริสต์, ชีวิตของมารีย์และอัครสาวกเปโตรในโบสถ์ซานฟรานเชสโกในอัสซีซี, เกือบจะพังทลายลงมาหาเรา องค์ประกอบแท่นบูชาของเขาซึ่งอยู่ในฟลอเรนซ์และในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดียิ่งขึ้น พวกเขายังย้อนกลับไปที่ต้นแบบของไบแซนไทน์ แต่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงคุณลักษณะของแนวทางใหม่ในการวาดภาพทางศาสนา Cimabue หวนคืนจากภาพวาดของอิตาลีในศตวรรษที่ 13 ซึ่งรับเอาประเพณีไบแซนไทน์มาใช้จนถึงจุดกำเนิด เขารู้สึกถึงสิ่งที่คนรุ่นราวคราวเดียวกันไม่สามารถเข้าถึงได้ - จุดเริ่มต้นที่กลมกลืนกันและความงามแบบกรีกอันสูงส่งของภาพ

ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ปรากฏตัวในฐานะนักประดิษฐ์ผู้กล้าหาญที่ปฏิเสธระบบดั้งเดิม นักปฏิรูปภาพวาดอิตาลีในศตวรรษที่สิบสี่ควรได้รับการยอมรับ จอตโต ดิ บอนโดเน(1266-1337). เขาเป็นผู้สร้างระบบภาพใหม่ เป็นผู้ปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่ของจิตรกรรมยุโรปทั้งหมด ผู้ก่อตั้งที่แท้จริงของศิลปะใหม่ นี่คืออัจฉริยะที่อยู่เหนือคนรุ่นราวคราวเดียวกันและผู้ติดตามของเขาหลายคน

เป็นชาวฟลอเรนซ์โดยกำเนิด เขาทำงานในเมืองต่างๆ ของอิตาลี ตั้งแต่ปาดัวและมิลานทางตอนเหนือไปจนถึงเนเปิลส์ทางตอนใต้ ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของ Giotto ที่ส่งมาถึงเราคือวงจรของภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์เดลอารีน่าในปาดัวซึ่งอุทิศให้กับเรื่องราวพระกิตติคุณเกี่ยวกับชีวิตของพระคริสต์ วงดนตรีภาพที่ไม่เหมือนใครนี้เป็นหนึ่งในผลงานสำคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะยุโรป แทนที่จะแยกฉากและตัวเลขที่แยกจากกันตามแบบฉบับของการวาดภาพในยุคกลาง Giotto ได้สร้างมหากาพย์เพียงรอบเดียว . แทนที่จะใช้พื้นหลังไบแซนไทน์สีทองตามปกติ Giotto แนะนำพื้นหลังแนวนอน ร่างไม่ลอยอยู่ในอวกาศอีกต่อไป แต่ได้รับพื้นแข็งใต้ฝ่าเท้า และแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ใช้งาน แต่พวกเขาก็แสดงความปรารถนาที่จะถ่ายทอดกายวิภาคของร่างกายมนุษย์และความเป็นธรรมชาติของการเคลื่อนไหว

การปฏิรูปโดย Giotto ในการวาดภาพสร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งให้กับผู้ร่วมสมัยของเขาทุกคน บทวิจารณ์อย่างเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับเขาในฐานะจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ ลูกค้าและผู้อุปถัมภ์มากมาย ค่าคอมมิชชั่นกิตติมศักดิ์ในหลาย ๆ เมืองของอิตาลี - ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ร่วมสมัยเข้าใจถึงความสำคัญของงานศิลปะของเขาอย่างสมบูรณ์แบบ แต่คนรุ่นหลังเลียนแบบ Giotto เป็นนักเรียนขี้อายโดยยืมรายละเอียดมาจากเขา

อิทธิพลของ Giotto ได้รับความแข็งแกร่งและมีผลหลังจากหนึ่งศตวรรษเท่านั้น ศิลปินของ Quattrocento ดำเนินงานที่กำหนดโดย Giotto

ความรุ่งโรจน์ของผู้ก่อตั้งภาพวาด Quattrocento เป็นของศิลปินชาวฟลอเรนซ์ มาซาชโช่ซึ่งเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย (ค.ศ. 1401-1428) เขาเป็นคนแรกที่แก้ปัญหาหลักของการวาดภาพยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา - เชิงเส้นและ มุมมองทางอากาศ. บนจิตรกรรมฝาผนังของเขาในโบสถ์ Brancacci ของโบสถ์ Florentine แห่ง Santa Maria del Carmine ตัวเลขที่วาดตามกฎของกายวิภาคมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันและกับภูมิทัศน์

โบสถ์ซานตามาเรียเดลการ์มิเนกลายเป็นสถานศึกษาที่ศิลปินหลายรุ่นที่ได้รับอิทธิพลจากมาซาชโช่ศึกษา: เปาโล อุชเชลโล, อันเดร กาสตาญโญ, โดเมนิโก เวนิซิอาโน และอีกหลายคนจนถึงมีเกลันเจโล

โรงเรียน Florentine ยังคงเป็นผู้นำในศิลปะของอิตาลีมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ยังมีกระแสอนุรักษ์นิยมมากขึ้น ศิลปินบางคนในกระแสนี้เป็นพระดังนั้นในประวัติศาสตร์ศิลปะพวกเขาจึงถูกเรียกว่าเป็นวัด ที่มีชื่อเสียงที่สุดในหมู่พวกเขาคือ fra (เช่น พี่ชาย - การขอร้องซึ่งกันและกันของพระสงฆ์) จิโอวานนี บีอาโต แองเจลิโก ดา ฟิเอโซเล(1387-1455). ภาพตัวละครในพระคัมภีร์ไบเบิลของเขาเขียนขึ้นด้วยจิตวิญญาณของประเพณียุคกลาง พวกเขาเต็มไปด้วยการแต่งเนื้อร้อง ศักดิ์ศรีที่สงบ และการครุ่นคิด ภูมิหลังภูมิทัศน์ของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกร่าเริงซึ่งเป็นลักษณะของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา

หนึ่งในศิลปินที่โดดเด่นที่สุดของ Quattrocento - ซานโดร บอตติเชลลี(ค.ศ. 1445-ค.ศ. 1510) - ตัวแทนของอุดมคติทางสุนทรียะของราชสำนักของทรราช นักการเมือง ผู้ใจบุญ กวี และนักปรัชญาที่มีชื่อเสียง ลอเรนโซ เด เมดิชิ ผู้มีชื่อเล่นว่าผู้ยิ่งใหญ่ (1445-1510) ศาลของกษัตริย์ที่ไม่สวมมงกุฎนี้เป็นศูนย์กลาง วัฒนธรรมทางศิลปะรวมนักปรัชญานักวิทยาศาสตร์ศิลปินที่มีชื่อเสียง

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาตอนต้นกินเวลาราวหนึ่งศตวรรษ เสร็จสิ้นในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาสูงซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 ปีเท่านั้น โรมกลายเป็นศูนย์กลางหลักของชีวิตศิลปะในเวลานี้

เมื่อถึงช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ XV-XVI รวมถึงการเริ่มต้นของการแทรกแซงจากต่างประเทศที่ยาวนานในอิตาลี การแตกแยกและการเป็นทาสของประเทศ การสูญเสียเอกราชของเมืองอิสระ การเสริมสร้างปฏิกิริยาคาทอลิกในระบบศักดินา แต่ความรู้สึกรักชาติก็เพิ่มขึ้นในหมู่ชาวอิตาลี ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการเติบโต ความสำนึกในชาติความปรารถนาในการรวมชาติ การเพิ่มขึ้นของจิตสำนึกที่เป็นที่นิยมนี้สร้างพื้นฐานพื้นบ้านในวงกว้างสำหรับวัฒนธรรมของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการสูง

จุดจบของ Cinquecento เกี่ยวข้องกับปี 1530 เมื่อรัฐต่างๆ ของอิตาลีสูญเสียอิสรภาพและตกเป็นเหยื่อของราชาธิปไตยที่มีอำนาจในยุโรป วิกฤตทางสังคมและการเมืองและเศรษฐกิจของอิตาลีไม่ได้ขึ้นอยู่กับการปฏิวัติอุตสาหกรรม แต่มาจากการค้าระหว่างประเทศซึ่งกำลังเตรียมการมาเป็นเวลานาน การค้นพบอเมริกาและเส้นทางการค้าใหม่ ๆ ทำให้เมืองต่าง ๆ ในอิตาลีขาดข้อได้เปรียบ การค้าระหว่างประเทศ. แต่อย่างที่คุณทราบในประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรม ช่วงเวลาแห่งความเฟื่องฟูของศิลปะไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไปของสังคม และในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำและการเป็นทาสทางการเมือง ในช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับอิตาลี ศตวรรษสั้นๆ ของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอิตาลีเริ่มต้นขึ้น - ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาระดับสูง ในเวลานี้วัฒนธรรมที่เห็นอกเห็นใจของอิตาลีกลายเป็นมรดกโลกและหยุดเป็นปรากฏการณ์ในท้องถิ่น ศิลปินชาวอิตาลีเริ่มเพลิดเพลินกับความนิยมในยุโรปซึ่งพวกเขาสมควรได้รับจริงๆ

หากศิลปะของ Quattrocento คือการวิเคราะห์ ค้นหา ค้นพบ ความสดชื่นของโลกทัศน์ในวัยเยาว์ ศิลปะของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการชั้นสูงคือผลลัพธ์ การสังเคราะห์ ความเป็นผู้ใหญ่ที่ชาญฉลาด การค้นหาอุดมคติทางศิลปะในช่วงยุค Quattrocento ทำให้ศิลปะกลายเป็นภาพรวม ไปสู่การเปิดเผยรูปแบบทั่วไป ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาสูงคือการละทิ้งรายละเอียด รายละเอียด รายละเอียดในชื่อของภาพทั่วไป ประสบการณ์ทั้งหมด การค้นหารุ่นก่อนทั้งหมดถูกบีบอัดโดยปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของ Cinquecento ในภาพรวมที่ยิ่งใหญ่

วิธีการที่เหมือนจริงของศิลปินในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาสูงเป็นเรื่องแปลก พวกเขาเชื่อว่าสิ่งสำคัญสามารถมีอยู่ในเปลือกที่สวยงามเท่านั้น จึงมักจะเห็นแต่ปรากฏการณ์เหนือธรรมดาในชีวิตประจำวัน ศิลปินชาวอิตาลีสร้างภาพบุคคลที่มีบุคลิกกล้าหาญ สวยงาม และมีความมุ่งมั่น

เป็นยุคของยักษ์ใหญ่แห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาซึ่งทำให้วัฒนธรรมโลกเป็นงานของ Leonardo, Raphael, Michelangelo ในประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมโลก อัจฉริยะทั้งสามนี้แม้จะมีความแตกต่าง บุคลิกลักษณะที่สร้างสรรค์ แต่ก็แสดงถึงคุณค่าหลักของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอิตาลี นั่นคือความกลมกลืนของความงาม พลัง และสติปัญญา ชะตากรรมของศิลปินเหล่านี้ (ซึ่งความเป็นมนุษย์และศิลปะอันทรงพลังทำให้พวกเขาต้องแสดงตัวเป็นคู่แข่งกันและปฏิบัติต่อกันด้วยความเป็นปรปักษ์) มีหลายอย่างที่เหมือนกัน ทั้งสามคนก่อตั้งขึ้นในโรงเรียน Florentine จากนั้นทำงานในศาลของผู้อุปถัมภ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระสันตะปาปา ชีวิตของพวกเขาเป็นหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมที่มีต่อบุคลิกภาพที่สร้างสรรค์ของศิลปินซึ่งเป็นลักษณะของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะกลายเป็นบุคคลสำคัญและทรงคุณค่าในสังคม พวกเขาถูกมองว่าเป็นผู้มีการศึกษาสูงสุดในยุคนั้น

ลักษณะนี้อาจเหมาะสำหรับตัวเลขอื่น ๆ ของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา เลโอนาร์โด ดา วินชี(1452-1519). เขาผสมผสานความเป็นอัจฉริยะทางศิลปะและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน เลโอนาร์โดเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาธรรมชาติไม่ใช่เพื่อศิลปะ แต่เพื่อวิทยาศาสตร์ ดังนั้นผลงานที่เสร็จแล้วของ Leonardo จึงมาถึงเรา เขาเริ่มสร้างภาพและละทิ้งมันทันทีที่ปัญหาดูเหมือนจะชัดเจนสำหรับเขา ข้อสังเกตหลายอย่างของเขาคาดการณ์ถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และการวาดภาพของยุโรปมานานหลายศตวรรษ ทันสมัย การค้นพบทางวิทยาศาสตร์กระตุ้นความสนใจในภาพวาดวิศวกรรมไซไฟของเขา ภาพสะท้อนทางทฤษฎีของเลโอนาร์โดเกี่ยวกับสี ซึ่งเขาได้สรุปไว้ในบทความเกี่ยวกับจิตรกรรมของเขา คาดการณ์ถึงสถานที่หลักของลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ในศตวรรษที่สิบเก้า เลโอนาร์โดเขียนเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ของเสียงสีเฉพาะในด้านแสงของวัตถุ เกี่ยวกับอิทธิพลร่วมกันของสี เกี่ยวกับความจำเป็นในการวาดภาพในที่โล่ง ข้อสังเกตของเลโอนาร์โดเหล่านี้ไม่ได้ใช้เลยในการวาดภาพของเขา เขาเป็นนักทฤษฎีมากกว่าภาคปฏิบัติ เฉพาะในศตวรรษที่ 20 เท่านั้นที่เริ่มรวบรวมและประมวลผลมรดกต้นฉบับขนาดใหญ่ของเขา (ประมาณ 7,000 หน้า) การศึกษาจะนำไปสู่การค้นพบใหม่และคำอธิบายเกี่ยวกับความลึกลับของผลงานในตำนานของไททันแห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอย่างไม่ต้องสงสัย

ขั้นตอนใหม่ในงานศิลปะคือการวาดภาพผนังห้องโถงของอาราม Santa Maria delle Grazie ในเนื้อเรื่องของ The Last Supper ซึ่งวาดโดยศิลปิน Quattrocento หลายคน "กระยาหารค่ำมื้อสุดท้าย" เป็นรากฐานที่สำคัญของศิลปะคลาสสิกซึ่งดำเนินรายการของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการสูง มันได้รับอิทธิพลจากการคิดอย่างรอบคอบ การประสานกันของส่วนต่าง ๆ และทั้งหมด โดยพลังของสมาธิทางจิตวิญญาณของมัน

เลโอนาร์โดทำงานชิ้นนี้เป็นเวลา 16 ปี

หนึ่งในภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกคือผลงานของ Leonardo "La Gioconda" ภาพเหมือนของภรรยาของพ่อค้าเดล Giocondo นี้ดึงดูดความสนใจมานานหลายศตวรรษ มีการเขียนความคิดเห็นหลายร้อยหน้าเกี่ยวกับเขา เขาถูกลักพาตัว ปลอมแปลง ลอกเลียนแบบ เขาได้รับเครดิตจากพลังคาถา การแสดงออกทางสีหน้าที่เข้าใจยากของโมนาลิซานั้นท้าทายคำอธิบายและการจำลองแบบเป๊ะๆ การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของเฉดสี (ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับแสงของภาพบุคคล) ที่มุมของริมฝีปากในการเปลี่ยนจากคางไปที่แก้มจะเปลี่ยนลักษณะของใบหน้า ในการสืบพันธุ์ที่แตกต่างกัน Gioconda ดูแตกต่างออกไปเล็กน้อย บางครั้งก็นุ่มนวลกว่าเล็กน้อย บางครั้งก็น่าขันกว่า บางครั้งก็รอบคอบกว่า ความไม่ชัดเจนในรูปลักษณ์ของโมนาลิซา ในการจ้องมองอย่างทะลุปรุโปร่งของเธอ ราวกับว่าติดตามผู้ชมอย่างแยกไม่ออกในรอยยิ้มครึ่งซีกของเธอ ภาพนี้ได้กลายเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ศิลปะโลกที่แนวภาพบุคคลก้าวขึ้นสู่ระดับเดียวกับการประพันธ์ในธีมทางศาสนา

แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะอันยิ่งใหญ่ของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาพบการแสดงออกที่ชัดเจนในงานของ ราฟาเอล สันติ(1483-1520). เลโอนาร์โดสร้าง สไตล์คลาสสิกราฟาเอลอนุมัติและทำให้เป็นที่นิยม ศิลปะของราฟาเอลมักถูกกำหนดให้เป็น "ค่าเฉลี่ยสีทอง" องค์ประกอบของเขาเหนือกว่าทุกสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นในภาพวาดของยุโรป ด้วยสัดส่วนที่ลงตัวอย่างแท้จริง เป็นเวลาห้าศตวรรษที่งานศิลปะของราฟาเอลถูกมองว่าเป็นสถานที่สำคัญสูงสุดในชีวิตฝ่ายวิญญาณของมนุษยชาติ โดยเป็นหนึ่งในตัวอย่างของความสมบูรณ์แบบทางสุนทรียภาพ ผลงานของราฟาเอลโดดเด่นด้วยคุณสมบัติของคลาสสิก - ความชัดเจน, ความเรียบง่ายอันสูงส่ง, ความกลมกลืน ด้วยสาระสำคัญทั้งหมดมันเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา

ผลงานที่โดดเด่นที่สุดของราฟาเอลคือภาพจิตรกรรมฝาผนังในอพาร์ตเมนต์วาติกันของสมเด็จพระสันตะปาปา องค์ประกอบขนาดใหญ่หลายร่างครอบคลุมผนังทั้งหมดของห้องโถงทั้งสาม นักเรียนช่วยราฟาเอลในการวาดภาพ จิตรกรรมฝาผนังที่ดีที่สุดเช่น "The School of Athens" เขาแสดงด้วยมือของเขาเอง หัวข้อจิตรกรรมฝาผนังรวมถึงภาพเปรียบเทียบเกี่ยวกับกิจกรรมทางจิตวิญญาณของมนุษย์: ปรัชญา กวีนิพนธ์ เทววิทยา และความยุติธรรม ในภาพเขียนและภาพเฟรสโกของราฟาเอล - ภาพที่ยอดเยี่ยมของภาพคริสเตียน ตำนานโบราณ และประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เขารู้วิธีที่จะผสมผสานคุณค่าของการดำรงอยู่บนโลกและความคิดในอุดมคติที่ไม่เหมือนใครของปรมาจารย์แห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ข้อดีทางประวัติศาสตร์ของงานศิลปะของเขาคือเขาเชื่อมโยงสองโลกเข้าด้วยกัน - โลกของคริสเตียนและโลกนอกรีต นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา อุดมคติทางศิลปะใหม่ก็ได้รับการสถาปนาอย่างมั่นคงในศิลปะทางศาสนาของยุโรปตะวันตก

อัจฉริยะที่สดใสของราฟาเอลนั้นห่างไกลจากความลึกซึ้งทางจิตวิทยาในโลกภายในของบุคคลเช่นเดียวกับของเลโอนาร์โด แต่ยิ่งแปลกไปกว่าโลกทัศน์ที่น่าเศร้าของมีเกลันเจโล ในผลงานของ Michelangelo มีการระบุถึงการล่มสลายของสไตล์เรอเนซองส์และการแตกหน่อของโลกทัศน์ทางศิลปะใหม่ มีเกลันเจโล บูโอนาร์โรตี(ค.ศ.1475-1564) มีชีวิตที่ยาวนาน ยากลำบาก และเป็นวีรบุรุษ พระอัจฉริยภาพของพระองค์ปรากฏออกมาทางสถาปัตยกรรม จิตรกรรม กวีนิพนธ์ แต่ชัดเจนที่สุดในด้านประติมากรรม เขารับรู้โลกด้วยพลาสติก ในทุกด้านของศิลปะ เขาเป็นประติมากรเป็นหลัก ร่างกายมนุษย์ดูเหมือนจะเป็นตัวแบบที่มีค่าที่สุดของภาพสำหรับเขา แต่นี่คือบุรุษพันธุ์พิเศษ ทรงพลัง และเป็นวีรบุรุษ ศิลปะของมีเกลันเจโลอุทิศให้กับการเชิดชูนักสู้ของมนุษย์ กิจกรรมที่กล้าหาญ และความทุกข์ทรมานของเขา งานศิลปะของเขาโดดเด่นด้วยความใหญ่โตมหึมาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ นี่คือศิลปะของจัตุรัส อาคารสาธารณะ ไม่ใช่ห้องโถงในพระราชวัง ศิลปะสำหรับประชาชน ไม่ใช่สำหรับขุนนางในราชสำนัก

ผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาคือภาพวาดห้องนิรภัยของ Sistine Chapel มีเกลันเจโลทำงานที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง - เป็นเวลาสี่ปีที่เขาทาสีพื้นที่ประมาณ 600 ตารางเมตรเพียงลำพัง เมตร วันแล้ววันเล่า เขาเขียนบนความสูง 18 เมตร ยืนบนนั่งร้านแล้วโยนศีรษะกลับ หลังจากภาพวาดสิ้นสุดลง สุขภาพของเขาทรุดโทรมลงอย่างสิ้นเชิง และร่างกายของเขาเสียโฉม (หน้าอกทรุดลง ลำตัวโค้งขึ้น คอพอกโตขึ้น เป็นเวลานานที่ศิลปินไม่สามารถมองตรงไปข้างหน้าและอ่านหนังสือได้ โดยยกหนังสือขึ้นเหนือตัวเขา ศีรษะ). ภาพวาดที่ยิ่งใหญ่นี้อุทิศให้กับฉากประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่การสร้างโลก มีเกลันเจโลวาดรูปประมาณ 200 รูปและองค์ประกอบเป็นรูปเป็นร่างบนเพดาน ไม่เคยและไม่มีที่ใดที่เหมือนแผนของมีเกลันเจโลในขอบเขตและความสมบูรณ์ บนห้องนิรภัยของโบสถ์น้อยซิสทีน เขาสร้างเพลงสดุดีเพื่อสรรเสริญความกล้าหาญของมนุษยชาติ ฮีโร่ของเขาคือผู้คนที่มีชีวิต ไม่มีอะไรเหนือธรรมชาติในตัวพวกเขา แต่ในขณะเดียวกันก็มีบุคลิกที่ทรงพลังและยิ่งใหญ่ นานมาแล้วก่อนมีเกลันเจโล ปรมาจารย์ Quattrocento ได้วาดภาพประเพณีต่างๆ ของโบสถ์ไว้บนผนังโบสถ์ มีเกลันเจโลต้องการนำเสนอชะตากรรมของมนุษยชาติก่อนการไถ่บาปบนห้องนิรภัย

ความคิดใด ๆ ที่เป็นภาพเครื่องบินจะหายไป ตัวเลขเคลื่อนไหวอย่างอิสระในอวกาศ จิตรกรรมฝาผนังของมีเกลันเจโลทะลุระนาบกำแพง ภาพลวงตาของพื้นที่และการเคลื่อนไหวนี้เป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของศิลปะยุโรป การค้นพบของมีเกลันเจโลที่ว่าการตกแต่งสามารถดันผนังและเพดานไปข้างหน้าหรือถอยกลับในภายหลังได้ใช้ประโยชน์จากศิลปะการตกแต่งของบาโรก

ศิลปะที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมยุคฟื้นฟูศิลปวิทยายังคงมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 16 ในเมืองเวนิส เมืองที่รักษาเอกราชมายาวนานที่สุด ในสาธารณรัฐพ่อค้าผู้มั่งคั่งซึ่งรักษาความสัมพันธ์ทางการค้ากับไบแซนเทียมและอาหรับตะวันออกมาอย่างยาวนาน รสนิยมและประเพณีแบบตะวันออกได้รับการประมวลผลในแบบของพวกเขาเอง อิทธิพลหลักของภาพวาดเวนิสอยู่ที่สีสันที่ไม่ธรรมดา ความรักในสีค่อย ๆ นำศิลปินของโรงเรียนเวนิสไปสู่หลักการการวาดภาพใหม่ ปริมาณ ความเป็นรูปธรรมของภาพไม่ได้มาจากการสร้างแบบจำลองขาวดำ แต่เกิดจากศิลปะการสร้างแบบจำลองสี

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ไม่เคยมีประกายแวววาวในวงการศิลปะแบบนี้อีกแล้ว ประติมากร สถาปนิก และศิลปินแห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา (รายการยาว แต่เราจะพูดถึงผู้มีชื่อเสียงที่สุด) ซึ่งทุกคนรู้จักชื่อนี้ทำให้โลกนี้ประเมินค่าไม่ได้ ผู้คนที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นไม่ได้แสดงตนในสาขาเดียว แต่ในหลาย ๆ ในครั้งเดียว.

จิตรกรรมยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาตอนต้น

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยามีกรอบเวลาที่สัมพันธ์กัน เริ่มขึ้นครั้งแรกในอิตาลี - 1420-1500 ในเวลานี้การวาดภาพและศิลปะทั่วไปไม่แตกต่างจากอดีตที่ผ่านมามากนัก อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบที่หยิบยืมมาจากยุคคลาสสิกเริ่มปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรก และในปีต่อ ๆ มาประติมากรสถาปนิกและศิลปินยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา (รายการที่ยาวมาก) ภายใต้อิทธิพลของสภาพความเป็นอยู่ที่ทันสมัยและแนวโน้มที่ก้าวหน้าในที่สุดก็ละทิ้ง ฐานรากในยุคกลาง. พวกเขานำตัวอย่างศิลปะโบราณที่ดีที่สุดมาใช้อย่างกล้าหาญในงานของพวกเขา ทั้งโดยทั่วไปและในรายละเอียดส่วนบุคคล หลายคนรู้จักชื่อของพวกเขามาเน้นที่บุคลิกที่สดใสที่สุด

Masaccio - อัจฉริยะแห่งการวาดภาพของยุโรป

เขาเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนอย่างมากในการพัฒนาการวาดภาพและกลายเป็นนักปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่ ปรมาจารย์ชาวฟลอเรนซ์เกิดในปี 1401 ในครอบครัวของช่างศิลป์ ดังนั้น รสนิยมและความปรารถนาที่จะสร้างสรรค์จึงอยู่ในสายเลือดของเขา ตอนอายุ 16-17 ปีเขาย้ายไปฟลอเรนซ์ซึ่งเขาทำงานในเวิร์กช็อป Donatello และ Brunelleschi ประติมากรและสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่ถือเป็นครูของเขา การสื่อสารกับพวกเขาและทักษะที่ได้รับไม่สามารถส่งผลกระทบต่อจิตรกรหนุ่มได้ จากครั้งแรก Masaccio ได้ยืมความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับบุคลิกภาพของมนุษย์ ลักษณะของประติมากรรม ที่ต้นแบบที่สอง - พื้นฐาน นักวิจัยพิจารณาว่าอันมีค่าของ San Giovenale (ในภาพแรก) เป็นงานที่เชื่อถือได้ชิ้นแรกซึ่งถูกค้นพบในโบสถ์เล็ก ๆ ใกล้เมืองที่ Masaccio เกิด งานหลักคือจิตรกรรมฝาผนังที่อุทิศให้กับประวัติชีวิตของนักบุญเปโตร ศิลปินมีส่วนร่วมในการสร้างหกสิ่ง ได้แก่: "The Miracle with the Stater", "The Exulsion from Paradise", "The Baptism of Neophytes", "The Distribution of Property and the Death of Anania", "The Resurrection ของบุตรธีโอฟีลัส", "นักบุญเปโตรรักษาคนป่วยด้วยเงาของพระองค์" และ "นักบุญเปโตรในธรรมาสน์"

ศิลปินชาวอิตาลีในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่องานศิลปะโดยไม่สนใจปัญหาทั่วไปในชีวิตประจำวัน ซึ่งบางครั้งทำให้พวกเขามีชีวิตที่ย่ำแย่ Masaccio ก็ไม่มีข้อยกเว้น: ปรมาจารย์ผู้ปราดเปรื่องเสียชีวิตเร็วมากเมื่ออายุ 27-28 ปี ทิ้งผลงานที่ยอดเยี่ยมและหนี้สินจำนวนมากไว้เบื้องหลัง

อันเดรีย มานเตญา (1431-1506)

นี่คือตัวแทนของจิตรกรโรงเรียนปาดัว เขาได้รับพื้นฐานทักษะมาจากพ่อบุญธรรม สไตล์นี้เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของผลงานของ Masaccio, Andrea del Castagno, Donatello และภาพวาดเวนิส สิ่งนี้กำหนดลักษณะที่ค่อนข้างแข็งกร้าวของ Andrea Mantegna เมื่อเทียบกับ Florentines เขาเป็นนักสะสมและนักเลงงานวัฒนธรรมในสมัยโบราณ ด้วยสไตล์ที่ไม่เหมือนใครทำให้เขามีชื่อเสียงในฐานะนักประดิษฐ์ ผลงานที่โด่งดังที่สุดของเขา ได้แก่ "Dead Christ", "Caesar's Triumph", "Judith", "Battle of the Sea Gods", "Parnassus" (ในภาพ) เป็นต้น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1460 จนกระทั่งเสียชีวิต เขาทำงานเป็นจิตรกรในราชสำนักในครอบครัวของดยุกแห่งกอนซากา

ซานโดร บอตติเชลลี (1445-1510)

บอตติเชลลีเป็นนามแฝง ชื่อจริง- ฟิลิปปี เขาไม่ได้เลือกเส้นทางของศิลปินในทันที แต่เริ่มศึกษาการทำเครื่องประดับ ในงานอิสระชิ้นแรก (มาดอนน่าหลายชิ้น) รู้สึกถึงอิทธิพลของ Masaccio และ Lippi ในอนาคตเขายังยกย่องตัวเองว่าเป็นจิตรกรภาพบุคคลซึ่งได้รับคำสั่งจำนวนมากจากฟลอเรนซ์ ธรรมชาติของงานของเขาที่ละเอียดและประณีตพร้อมองค์ประกอบของสไตล์ (การทำให้ภาพทั่วไปใช้เทคนิคทั่วไป - ความเรียบง่ายของรูปแบบ, สี, ระดับเสียง) ทำให้เขาแตกต่างจากปรมาจารย์คนอื่น ๆ ในเวลานั้น ศิลปินร่วมสมัยของเลโอนาร์โด ดา วินชีและมิเกลันเจโลในวัยเยาว์ได้ทิ้งร่องรอยอันสดใสไว้บนศิลปะโลก (“กำเนิดดาวศุกร์” (ภาพถ่าย), “ฤดูใบไม้ผลิ”, “ความรักของพวกเมไจ”, “วีนัสและดาวอังคาร”, “คริสต์มาส” ฯลฯ .). ภาพวาดของเขามีความจริงใจและละเอียดอ่อน เส้นทางชีวิตของเขาซับซ้อนและน่าเศร้า การรับรู้โลกแบบโรแมนติกในวัยเด็กถูกแทนที่ด้วยเวทย์มนต์และความสูงส่งทางศาสนาเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ ปีสุดท้ายของชีวิต Sandro Botticelli อาศัยอยู่ในความยากจนและการถูกลืมเลือน

ปิเอโร (ปิเอโตร) เดลลา ฟรานเชสกา (1420-1492)

จิตรกรชาวอิตาลีและตัวแทนอีกคนของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาตอนต้นซึ่งมีพื้นเพมาจากทัสคานี สไตล์ของผู้แต่งถูกสร้างขึ้นภายใต้อิทธิพลของโรงเรียนจิตรกรรมฟลอเรนซ์ นอกจากพรสวรรค์ของศิลปินแล้ว ปิเอโร เดลลา ฟรานเชสกายังมีความสามารถโดดเด่นในด้านคณิตศาสตร์ และอุทิศช่วงปีสุดท้ายของชีวิตให้กับเธอ โดยพยายามเชื่อมโยงเธอกับ ศิลปะชั้นสูง. ผลที่ได้คือบทความทางวิทยาศาสตร์สองเล่ม: "ในมุมมองของจิตรกรรม" และ "หนังสือห้าของแข็งที่ถูกต้อง" สไตล์ของเขาโดดเด่นด้วยความเคร่งขรึม ความกลมกลืน และความสูงส่งของภาพ ความสมดุลขององค์ประกอบ เส้นสายและโครงสร้างที่แม่นยำ ช่วงสีที่นุ่มนวล ปิเอโร เดลลา ฟรานเชสกามีความรู้ที่น่าอัศจรรย์ในเวลานั้น ด้านเทคนิคภาพวาดและลักษณะของมุมมองซึ่งทำให้เขาได้รับเกียรติอย่างสูงในหมู่คนรุ่นราวคราวเดียวกัน ผลงานที่โด่งดังที่สุด: "The History of the Queen of Sheba", "The Flagellation of Christ" (ในภาพ), "The Altar of Montefeltro" เป็นต้น

ภาพวาดยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาสูง

หาก Proto-Renaissance และ ยุคแรกกินเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษครึ่งและหนึ่งศตวรรษตามลำดับ ช่วงเวลานี้ครอบคลุมเพียงไม่กี่ทศวรรษ (ในอิตาลีตั้งแต่ปี 1500 ถึง 1527) มันเป็นแสงที่สว่างและพร่างพราวซึ่งทำให้โลกทั้งจักรวาลเต็มไปด้วยผู้คนที่ยอดเยี่ยม เก่งรอบด้าน และเก่งกาจ ศิลปะทุกแขนงดำเนินไปพร้อมกัน ปรมาจารย์หลายคนยังเป็นนักวิทยาศาสตร์ ประติมากร นักประดิษฐ์ ไม่ใช่แค่ศิลปินในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเท่านั้น รายการมีความยาว แต่จุดสุดยอดของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาถูกทำเครื่องหมายด้วยผลงานของ L. da Vinci, M. Buanarotti และ R. Santi

อัจฉริยะที่ไม่ธรรมดาของดาวินชี

บางทีนี่อาจเป็นบุคลิกที่พิเศษและโดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมศิลปะโลก เขาเป็นคนสากลในความหมายที่สมบูรณ์ของคำและมีความรู้และความสามารถที่หลากหลายที่สุด ศิลปิน, ประติมากร, นักทฤษฎีศิลปะ, นักคณิตศาสตร์, สถาปนิก, นักกายวิภาคศาสตร์, นักดาราศาสตร์, นักฟิสิกส์และวิศวกร - ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับเขา นอกจากนี้ในแต่ละพื้นที่ Leonardo da Vinci (1452-1519) แสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นผู้ริเริ่ม จนถึงตอนนี้มีเพียง 15 ภาพของเขารวมถึงภาพร่างจำนวนมากเท่านั้นที่รอดชีวิตมาได้ ด้วยน่าทึ่ง พลังงานชีวิตและกระหายความรู้ เขาใจร้อน เขาหลงใหลในกระบวนการของความรู้ เมื่ออายุยังน้อย (อายุ 20 ปี) เขามีคุณสมบัติเป็นเจ้านายของกิลด์เซนต์ลุค ผลงานที่สำคัญที่สุดของเขาคือปูนเปียก "The Last Supper", ภาพวาด "Mona Lisa", "Madonna Benois" (ภาพด้านบน), "Lady with an Ermine" เป็นต้น

ภาพวาดโดยศิลปินยุคฟื้นฟูศิลปวิทยานั้นหายาก พวกเขาชอบทิ้งภาพไว้ในภาพวาดที่มีหลายใบหน้า ดังนั้น รอบๆ ภาพตนเองของดาวินชี (ในภาพ) ข้อพิพาทจึงไม่สงบลงจนถึงทุกวันนี้ มีการหยิบยกรุ่นต่างๆ ว่า พระองค์สร้างเมื่ออายุ 60 ปี ตามชีวประวัติ ศิลปิน และนักเขียน วาซารี ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่กำลังจะสิ้นใจในอ้อมแขนของกษัตริย์ฟรานซิสที่ 1 เพื่อนสนิทของเขาในปราสาท Clos Luce ของเขา

ราฟาเอล สันติ (1483-1520)

ศิลปินและสถาปนิกจากเออร์บิโน ชื่อของเขาในงานศิลปะมักเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องความงามอันประเสริฐและความกลมกลืนตามธรรมชาติ ในช่วงชีวิตที่ค่อนข้างสั้น (37 ปี) เขาสร้างภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังและภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมาย แผนการที่เขาแสดงนั้นมีความหลากหลายมาก แต่เขามักจะถูกดึงดูดโดยภาพลักษณ์ของพระมารดาแห่งพระเจ้า ราฟาเอลได้รับการขนานนามว่าเป็น "ปรมาจารย์แห่งมาดอนน่า" โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เขาวาดภาพในกรุงโรมมีชื่อเสียงเป็นพิเศษ ในวาติกันเขาทำงานตั้งแต่ปี 1508 จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตในฐานะศิลปินอย่างเป็นทางการในราชสำนักของสันตะปาปา

ราฟาเอลเป็นสถาปนิกและมีส่วนร่วมในการขุดค้นทางโบราณคดีเช่นเดียวกับศิลปินผู้ยิ่งใหญ่คนอื่น ๆ ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเช่นเดียวกับศิลปินผู้ยิ่งใหญ่คนอื่น ๆ ตามรุ่นหนึ่งงานอดิเรกสุดท้ายมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการตายก่อนวัยอันควร สันนิษฐานว่าเขาเป็นไข้โรมันในระหว่างการขุดค้น อาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ถูกฝังอยู่ในวิหารแพนธีออน ภาพถ่ายเป็นภาพเหมือนตนเองของเขา

มีเกลันเจโล บัวนาร์โรตี (1475-1564)

ชายวัย 70 ปีคนนี้สดใส เขาทิ้งผลงานสร้างสรรค์ที่ไม่เสื่อมคลายให้กับลูกหลานของเขา ไม่เพียงแต่งานจิตรกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงงานประติมากรรมด้วย เช่นเดียวกับศิลปินยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาผู้ยิ่งใหญ่คนอื่นๆ มีเกลันเจโลใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วย เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และแรงกระแทก ศิลปะของเขาเป็นบันทึกสุดท้ายที่สวยงามของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาทั้งหมด

อาจารย์ให้ประติมากรรมเหนือศิลปะอื่น ๆ ทั้งหมด แต่ด้วยโชคชะตาเขาจึงกลายเป็นจิตรกรและสถาปนิกที่โดดเด่น ผลงานที่ทะเยอทะยานและแปลกประหลาดที่สุดของเขาคือภาพวาด (ภาพ) ในวังในวาติกัน พื้นที่ของปูนเปียกเกิน 600 ตารางเมตรและมีร่างมนุษย์ 300 คน ที่น่าประทับใจและคุ้นเคยที่สุดคือฉากการพิพากษาครั้งสุดท้าย

ศิลปินยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอิตาลีมีความสามารถหลายด้าน มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่ามีเกลันเจโลเป็นกวีผู้ยิ่งใหญ่เช่นกัน อัจฉริยะด้านนี้ของเขาได้แสดงออกมาอย่างเต็มที่ในบั้นปลายชีวิตของเขา บทกวีประมาณ 300 บทรอดชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้

ภาพวาดยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาตอนปลาย

ช่วงสุดท้ายครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ 1530 ถึง 1590-1620 จากข้อมูลของสารานุกรมบริตานิกา ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการสิ้นสุดลงด้วยการล่มสลายของกรุงโรมในปี ค.ศ. 1527 ในช่วงเวลาเดียวกัน การต่อต้านการปฏิรูปได้รับชัยชนะในยุโรปตอนใต้ กระแสคาทอลิกมองด้วยความหวาดหวั่นต่อการคิดอย่างเสรีใด ๆ รวมถึงการสวดอ้อนวอนถึงความงามของร่างกายมนุษย์และการฟื้นคืนชีพของศิลปะในสมัยโบราณ - นั่นคือทุกสิ่งที่เป็นเสาหลักของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดแนวโน้มพิเศษ - กิริยามารยาท ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือการสูญเสียความกลมกลืนระหว่างจิตวิญญาณและร่างกาย มนุษย์กับธรรมชาติ แต่แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ ศิลปินยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาที่มีชื่อเสียงบางคนได้สร้างผลงานชิ้นเอกของพวกเขา ในหมู่พวกเขา ได้แก่ อันโตนิโอ ดา คอร์เรจโจ (ซึ่งถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งลัทธิคลาสสิกนิยมและลัทธิปัลลาเดียน) และทิเชียน

ทิเชียน เวเชลลิโอ (1488-1490 - 1676)

เขาได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้องว่าเป็นไททันแห่งยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาพร้อมกับมีเกลันเจโล ราฟาเอล และดาวินชี ก่อนที่เขาจะอายุ 30 ปี Titian เป็นที่รู้จักในฐานะ "ราชาแห่งจิตรกรและจิตรกรแห่งราชา" โดยพื้นฐานแล้วศิลปินวาดภาพในธีมในตำนานและในพระคัมภีร์ ยิ่งกว่านั้น เขากลายเป็นที่รู้จักในฐานะจิตรกรภาพเหมือนที่งดงาม ผู้ร่วมสมัยเชื่อว่าการประทับด้วยพู่กันของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่หมายถึงการได้รับความเป็นอมตะ และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ คำสั่งของทิเชียนมาจากบุคคลที่เคารพนับถือและสูงส่งที่สุด: พระสันตปาปา กษัตริย์ พระคาร์ดินัล และดยุก นี่เป็นเพียงไม่กี่ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขา: "Venus of Urbino", "The Abduction of Europe" (ในภาพ), "Carrying the Cross", "Coronation with Thorns", "Pesaro Madonna", "Woman with กระจก" เป็นต้น

ไม่มีอะไรซ้ำสอง ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการทำให้มนุษย์มีบุคลิกที่ยอดเยี่ยมและไม่ธรรมดา ชื่อของพวกเขาถูกจารึกไว้ใน ประวัติศาสตร์โลกอักษรศิลป์ทอง. สถาปนิกและประติมากร นักเขียนและศิลปินในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา - รายการของพวกเขายาวมาก เราสัมผัสเฉพาะไททันที่สร้างประวัติศาสตร์ นำแนวคิดเรื่องความรู้แจ้งและมนุษยนิยมมาสู่โลก


สูงสุด